苏轼对文人画创作影响
- 格式:doc
- 大小:29.00 KB
- 文档页数:9
苏轼的文人画观及其历史影响11世纪,从艺术创作主体来看,中国的文人士大夫已经取代了世袭的豪门贵族,成为文化方面的主导力量。
此时,以散文、诗词、书法等多方面成就驰名宋代文坛的苏轼,则代表了新兴文人艺术家的审美观,对后世影响极大。
对于绘画方面,苏轼是文人画理论的最早倡导者和创作实践者。
然而,苏轼于绘画方面的成就历来存在争议。
究其原因一方面在于苏轼并没有专门的绘画著作,其绘画思想多体现在其题跋和论画诗中。
由于题跋和论画诗的特殊体裁,导致人们对其理解有较多偏差。
另一方面,对于苏轼的绘画创作,文献记载较少。
但我们可以确认苏轼并没有经历专门绘画学习的过程,所以苏轼并不是一名专业的画家。
硕果仅存的一幅《古木怪石图》并不能体现其绘画水平,这就导致了无法通过他的绘画作品对苏轼文人画思想进行理解。
本文通过其题画诗和书法对其文人画观进行探讨。
一、诗画论苏轼的绘画理论中一个重要内容就是“诗画本一律”,即诗歌与绘画关系的理论:论画以形似, 见与儿童邻。
赋诗必此诗, 定非知诗人。
诗画本一律, 天工与清新。
边鸾雀写生, 赵昌花传神。
何如此两幅, 疏淡含精匀。
谁言一点红, 解寄无边春。
[1]在苏轼的诗中“诗画本一律”有人解释为“诗画相通”。
诗与画的关系在西方就有着激烈的争辩。
对于两种不同的艺术两者有着明显的形式上区别和各自的艺术特质。
诗是语言的艺术,绘画属于造型艺术。
作为两种不同的艺术形态,两者的“一律”必然是一种“无形”的“相通”,即体现在艺术物质形态之外的审美、艺术风格、构思手法、以及艺术家对人生、对历史、对宇宙的感悟等等深层关系。
所以简单的认为“诗画本一律”就是诗画相通”并不能说明问题,问题在于通过苏轼的只言片语合理的阐释其关于诗画关系的本意。
我们可以从另一个角度,即从院画看诗画的关系。
苏轼尽管是最早的以诗入画的提倡者,但起初更有效的实践“诗画本一律”这一原则的反而是稍后被文人画家鄙视的宫廷画家。
现在我们所能见到的最早画上题诗的做法是宋徽宗赵佶,而非苏轼。
苏轼对文人画的贡献以及影响作者:徐浩徐辉来源:《美与时代·中》2022年第06期摘要:中国绘画历史悠久,博大精深,种类繁多。
在绵延千年的艺术时光中尤其以文人画这一艺术形式最为突出,它不仅体现着中国先民对世界的观察,更显现出其人生态度、哲学观念与精神追求。
文人画这种独特的艺术定义和艺术形式从被提出那天起就一直延续至今,并且日益完备。
文人画的提出者和践行者——苏轼,无疑是众多文人画家所推崇的对象。
苏轼在北宋文坛的地位举足轻重,其艺术观念和艺术主张深受后代文人画家效仿。
他所提出的“诗画本一律,天工与清新”、形式与神似的关系以及常形与常理的辩证思想,都对后来的文人画和文人画家以重要的启示,发展了文人画并使文人画从宋代历史画、风俗画以及院体画等诸多绘画形式中独立出来,不断发展。
学习和挖掘研究苏轼与文人画的关系以及他对文人画的贡献是我们认识中国绘画之文人画的重要手段,以此来传承和发扬文人画。
关键词:苏轼;文人画;中国绘画一、苏轼的生平介绍苏轼(1037—1101年),字子瞻,又字和仲,号东坡居士、铁冠道人,世人称其为苏仙、苏东坡,北宋眉山人。
苏轼是北宋文坛的重要人物,少时才气便盛,与弟苏辙同于宋仁宗嘉佑二年考取进士,时年二十岁。
苏轼在书法、绘画、诗词文赋等多领域均有突出成就。
在书法上,苏轼与黄庭坚、米芾、蔡襄四人并称为“北宋四大家”,其书风厚重质朴又不失逸笔,结体较扁,参颜鲁公、李北海等书家之意,极具书卷气。
苏轼在诗词文赋上更是成就斐然,与苏洵、苏辙、韩愈、柳宗元、欧阳修、王安石、曾巩一同被后人称为“唐宋八大家”,在词上开出“豪放派”之先河,其词风气势磅礴、恢弘雄壮,与辛弃疾并称“苏辛”。
苏轼一生仕途坎坷,多次被贬,从政几十载,入狱多次,一生几乎都在颠沛流离中度过。
但苏轼在苦难中以坚韧不拔、不屈不挠的态度来面对人生,这也是他受到众多后代文人认可的重要原因之一。
正如他的词中所说:“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕,一蓑烟雨任凭生。
苏轼对文人画的贡献摘要文人画作为中国精英文化出现在中国历史舞台上,代表精英话语权的表现形式。
作为中国文化特有的文化形态,其产生和发展有深刻的内部原因。
而历史文人的规范和倡导是其中一个重要的环节,我们这里主要讲在文人画历史地位上有着坐标性人物的代表,苏轼。
关键词:文人画;文人自觉;士气;作为知识分子,文人一开始在绘画领域中并不占有话语权地位。
之所以进入绘画领域是历史的一种契合。
这种契合中最重要的一点就是文人身份的转变以及随之而形成的习性。
这为文人进入绘画领域提供了自身的可能性。
文人画图像话语权的实现,是文人在绘画领域进行资本运作的结果。
他们所倡导的文人情怀和文人理想成为文人画确立话语的基本依据。
陈衡恪曾对文人画下了定义:“何谓文人画?即画中带有文人之性质,含有文人之趣味,不在画中考究艺术上之工夫,必须于画外看出许多文人之感想”,“文人画之要素:第一人品,第二学问,第三才情,第四思想;具此四者,乃能完善。
”推到前面,我们可以这样说这是一开始进入绘画领域的文人所倡导的模式:即为文人画设定等级和规范审美类型,这是文人在规范文人画的一种策略。
而同时图像话语权的定性和被世人承认,从而成为一种公共话语还需要有认证资历和学术资格的人来为这个领域进行文化上的领导。
这些文化领导人所具有的能力在各个方面都具“证书”的作用。
这些人为了进一步纯正文人画中文人性这一“血统”,他们不断提出和规范文人特性,不断在绘画思想和形式方面划定文人领域。
苏轼就是这一规范的首倡导者。
对中国士大夫文人的人生哲学和文化心态的形成发生着重要影响的“道”,必须同时又成为士大夫文人的审美情趣和艺术创造思维的立足点,从而构成中国艺术精神主体的本质。
按照思辩的理解,“道”是哲学的。
但是从实践的角度来看,它促使了人格力量的自我完善,视“道”为对人生体验的感悟,将人生艺术化。
文人画首先就是这种哲学观念的产物。
如果说文人画的理论自觉意识是整个文人士大夫集团推动的,那么,苏轼的意义就在于他担当了倡导者的角色,以他个人的文化影响,将这种意识提出并放大。
浅析苏轼的绘画特征及其艺术思想的形成【摘要】苏轼是中国历史上著名的文学大家,同时也是一位多才多艺的艺术家。
他的绘画作品在中国艺术史上也有着重要的地位。
本文从苏轼的艺术家生涯和绘画背景入手,探讨了苏轼绘画的技艺特征、题材取向、风格特点以及艺术思想的形成过程。
苏轼的绘画作品富有诗意和情感,展现了他对自然和生活的独特理解。
他追求表现简洁而自由的艺术风格,注重意境和情感表达。
苏轼的艺术思想深受儒家和道家哲学的影响,强调审美情感与生活体验的融合。
在绘画史上,苏轼以其独特的艺术风格和深刻的艺术思想,为后人留下了宝贵的艺术遗产,对中国绘画艺术产生了深远的影响。
苏轼的绘画作品展现出独特的魅力,他在中国绘画史上占据着重要的地位,成为后人学习和借鉴的对象。
【关键词】关键词: 苏轼, 绘画, 艺术家, 生涯, 背景, 技艺特征, 题材取向, 风格特点, 艺术思想, 艺术追求, 独特魅力, 影响, 地位, 绘画史1. 引言1.1 苏轼的艺术家生涯苏轼是中国历史上一位文学巨匠,他的诗词散文被传颂至今,苏轼还是一位出色的绘画家。
苏轼的艺术家生涯可以追溯到北宋时期,他的绘画才华使他在当时的艺术圈内声名远播。
苏轼在文学和绘画两个领域都有着非凡的造诣,他通过绘画表现出对自然、人生和人性的独特见解,展现了他丰富的艺术情感和对世界的独特理解。
苏轼的绘画作品虽然在数量上不及其文学作品,但在质量和影响力上却同样引人注目。
苏轼以其独特的艺术风格和深厚的艺术修养,成为中国绘画史上不可或缺的重要人物之一。
苏轼的艺术家生涯不仅令人钦佩,也启发后人对绘画艺术的探索和追求。
1.2 苏轼绘画的背景苏轼作为北宋时期的文学家、文艺评论家和政治家,其绘画才华也备受世人瞩目。
苏轼在文学方面颇有造诣,而他的绘画才华同样值得一提。
苏轼的绘画背景可以追溯到他在青年时期就开始涉足绘画领域。
苏轼学习绘画的起因可以追溯到他对文学与绘画之间的联系的深刻认识,以及对文人雅士的文学与绘画双修的追求。
苏轼对后世文人画的影响作者:王德信来源:《魅力中国》2016年第23期【摘要】苏轼是北宋著名的文学家、艺术家,工诗文,精书画,其关于中国文人画的理论,兼具理论高度与理论深度,独具别于前人的创新之处,使中国绘画又开辟了一条崭新的道路。
苏轼文人画理论系统全面的阐发,影响了一大批文人画家,开创了文人画的新时代,自此之后,文人画迈入一个全新的阶段,并持续发展。
本文从苏轼其人着手,分析探索其文人画理论的产生背景以及其文人画理论对后世文人画的影响和意义。
【关键词】苏轼;文人画;文人画理论Su shi's influence on the later ages literati paintingsDe Xin Wang(School of Civil and Architectural Engineering,College of humanities and arts,Nanchang 330099,china)abstract:Su shi is the northern song dynasty famous writer,artist,poetry,calligraphy and painting,the theory of Chinese literati painting,both height and theoretical depth,don't of predecessors of innovation,make the Chinese painting and opened up a new path. Su shi literati paintings comprehensive exposition of theory system,affect a large number of literati painters,opened a new era of literati paintings,since then,the literati painting into a new stage,and sustainable development. This text set about from su shi man,analysis and explore the background of the theory of literati paintings and its influence on later literati paintings and literati paintings theory significance.Key words:Su shi;Literati paintings;Theory of literati paintings“中國画”是我国传统文化的瑰宝,文人画是其不可或缺的重要组成部分,在中国绘画艺术进程中占据重要地位。
苏轼与文人画文人画并不是从苏轼开始的。
但是,当我们提到文人画时,总是与苏轼联系在一起。
原因有二:第一,“文人画”是苏轼提出的;第二,苏轼系统地说明了文人画的特征。
可以说,苏轼是第一个文人画的理论家。
苏轼一生,在官场上并不顺畅。
从主观条件来说,他受儒、佛、道的深刻影响。
儒要求入世,而佛道要求出世。
这就决定了苏轼在官场上的矛盾态度。
从客观条件来说,苏轼并不适合官场。
苏轼是一个才华横溢、胸怀正义、不拘俗礼的才子。
但是,那时的官场上需要的是看风转舵、左右逢源、老谋深算的政客。
1079年,苏轼62岁,到任湖州还不到三个月,就有人故意把他的诗句扭曲,大做文章。
以“文字毁谤君相”的罪名,被捕下狱,史称“乌台诗案”。
苏轼坐牢103天,濒临被砍头的境地。
幸亏北宋在太祖赵匡胤年间即定下不杀士大夫的国策,苏轼才算躲过一劫。
出狱以后,苏轼被贬黄州,这时,苏轼看透了人生,诗词写得很好。
著名的《念奴娇?赤壁怀古》就是这时写成的。
也只有这时,才能发出“人生如梦”的感慨。
苏轼晚年的一个夏天,上朝回家后,摸着自己的大肚皮问道:“吾腹中何物?”一人回答说:“学士腹中尽是诗文。
”苏轼摇摇头。
另一人说:“学士腹中尽是学问。
”苏轼摇摇头。
这时,苏轼最喜欢的小妾朝云回答说:“学士腹中尽是一肚皮不合时宜。
”苏轼哈哈大笑。
苏轼写过很多好诗给朝云,朝云34岁去世对苏轼又是一个沉重的打击。
苏轼在仕途上几经磨难,最后被贬至海南。
后来,终于获准回京,在回京的路上因病去世。
终年66岁。
苏轼第一次提出“文人画”这个概念,不过,他不叫“文人画”,叫“士人画”。
文人一般不作官,他们是独立的、清高的,虽然衣食无忧,但他们在政治上是失意的,在经济上是清寒的。
他们不听信任何人。
士大夫进入绘画队伍对绘画有什么影响呢?第一,提高了绘画的品味。
士大夫阶级都是能诗,能画,能文,能书的知识分子。
因而这也成为文人画的重要特点。
文人画一般都是诗书画的统一。
第二,降低了绘画的技巧。
公元960年,后周节度使赵匡胤在陈桥驿发动兵变,建立宋朝。
宋太祖“杯酒释兵权”,建立了稳定的文官政府,继承和发展了唐代的科举制度,只重文章,不论门第,大量吸收庶族知识分子进入统治集团。
相比唐代的任侠尚武与文化上的开放包容,宋代多了些“郁郁乎文哉”的书卷之气。
六朝时期,南方政府发展了相对落后的江南经济。
随着隋代京杭大运河的开通,江南日渐富庶并且安定。
而“安史之乱”后,北方文人士子南迁,使得江南终于第一次在人口总量上超越了北方。
相对自由的文化氛围,富足而又活跃的经济环境,山林水泽的空灵诗意,孕育和滋养了江南。
感性、清雅、细腻、重直觉的南国趣味取代了粗犷豪放的北方格调。
伴随着有宋一代重文轻武国策的施行,宋代的文化日渐闲散、优雅,并在整体上追求一种重意趣、轻法度,更具生命与性灵质地的审美格调。
所谓“唐人尚法,宋人尚意”,指的是宋代书法在审美格调上整体区别于唐代的一种风格取向。
其实,这也在很大程度上代表了宋代在文学艺术上的趣味。
苏轼作为北宋中期仁宗时代的进士,官至翰林侍读学士、礼部尚书,他在文学、书法、绘画领域展现出惊人的才华和天赋,无疑是宋代文人的最高代表。
他以潇洒旷达的个性、平淡天真的艺术格调、纵横恣肆的才情在所有领域率意进取,开拓出一种全新的美学取向,并在文艺的诸多领域里高标独立,成为旗帜性的人物。
作为全能型的才子,苏轼于诗、书、画莫不精善。
他的才华广博深厚,又兼具天真烂漫的赤子之心。
他的文章汪洋恣肆,风致洒然;他的书法为“宋四家”之首,《黄州寒食诗帖》享有“天下第三行书”的美誉;他的诗歌纵意清奇;他的词清空豪放,伟岸潇洒,一改词坛百年浮华柔美以及小情小调之气,将对人生和宇宙的感怀以词遣兴,气势恢宏,开一代豪放词宗;他画《枯木竹石图》(图1),米芾曾云:“子瞻作枯木,枝干虬曲无端,石皴硬,亦怪怪奇奇无端,如其胸中盘郁也。
”[1]苏轼的画是他文学与书法之外的副产品,是他抒情言志的又一艺术形式。
他曾经说文同:“与可之文,其德之糟粕。
苏轼与宋代文人画作者:董蕊来源:《青年文学家》2014年第05期摘要:苏轼是北宋著名的文学家,同时也是杰出的艺术家。
他在前人的基础上以自己独到的见解提出了文人画之说,影响企及整个宋代及其至今。
关键词:文人画;苏轼;画院画作者简介:董蕊,女,1986年出生,民族:汉族,籍贯:陕西省西安市人,学历:硕士学历,助教职称。
主要研究方向:美术学。
[中图分类号]:J206 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2014)-05-0-01两宋时期皇帝们三百年的“文治”最终使自己的国家走向灭亡,但却给我们后世留下了极其丰富、宝贵的文化艺术遗产,而苏轼作为宋代著名的文学家对宋代“士人画”的兴起有着不可取代的深远影响。
苏轼作为“士人画”的代表人还把儒、道、释三家思想精神也引入到“士夫画”之中,以绘画表现作画者自我的道德人格追求和超越尘世的精神追求,以此形成了独特的“士夫画”。
“士夫画”在以苏轼为代表的画家们的努力下形成了独特的风格,甚至超越宫廷画等别的绘画种类成为了中国绘画的主流延续至今。
北宋建立后承袭了五代时期的翰林图画院的制度,设立了皇家画院,规模在后期庞大到超越之前任何一朝。
徽宗崇宁三年(1104)在东京成立画学。
画学被分为六科,还制定严格的入学考试规则,成为了世界上最早的以教授绘画为专业的学校。
考入画学的人所穿衣饰皆于朝臣一样,这样的待遇无形中提升了宫廷画师的地位。
但是画学也不是那么容易考入的,考试题目经常由皇帝亲自出题,大多是用诗词为题,如“嫩绿枝头红一点,动人春色不须多。
”、“野水无人渡,孤舟尽自横”。
一般要求参加考试者要深刻理解诗词的意思,还要有自己独特的想法,在绘画创作中把深刻含义用巧妙的形式表现出来。
这就体现出了在北宋初期绘画与诗词已经有了初步融合之态。
但是,作为画学的画师,作画都是要奉旨作画的,这样对绘画的形式、内容都有了极大的限制,对绘画的发展也有了相应的制约性。
北宋中期之后社会经济繁荣发展,大量的商品形式的绘画出现,为了经济效益,完全的迎合购买者的审美趣味,这就使得绘画形式与内容更加单调无趣。
略论苏轼绘画理论在文人画形成中的作用文人画是中国传统艺术中非常重要的一种艺术形式,其形式多样而富有创意。
其中深受苏轼绘画理论影响而塑造出来的文人画,在形式上有着较为独特的面貌。
本文将以《略论苏轼绘画理论在文人画形成中的作用》为中心,分析文人画中苏轼绘画理论所起的作用。
首先,苏轼绘画理论为文人画的形成提供了理论依据。
苏轼以自己的审美观念和思想理论,对中国文人画的形成发展提出了一些新的思考。
他认为,绘画要以写意为基本原则,要抓住画面的主要特征,只需要描绘几个主要特征,就可以让画面充满生机和活力。
因此,苏轼表明,文人画应以写意画法为根本,以追求画面活泼生动为主要原则,节省笔墨,增强艺术效果。
其次,苏轼绘画理论影响了文人画的表现形式。
苏轼把文人画的表现形式定位为“瘦”、“轻”、“清”和“简”,这意味着在表现中要注重画面的空间感、色彩的协调性、线条的活跃性、层次的区分度以及笔墨的节约等。
他深知能够让画面更加简洁明朗、洒脱自然、活跃充满气势才是文人画最理想的表现形式。
再者,苏轼绘画理论为文人画提供了审美价值取向。
苏轼以“清静”、“洒脱”和“抒情”为审美标准,力求在文人画中融会贯通中西方文化,把传统中国文人画中的典雅、宁静、婉约之美和西方的空灵、抽象之美相融合,以求在艺术表现中体现出形式多样、内容充实的审美美学价值。
最后,苏轼绘画理论也引领文人画的创新。
苏轼提出的“瘦”、“轻”、“清”和“简”的概念不仅为后人提供了文人画的表现形式,也给文人画的创作提供了许多新的灵感。
他提出,在文人画中,要力求突破自然,在画面中打破原有空间,力求达到巧妙、别具一格的画面表现,以追求艺术的完美与不断的创新。
综上所述,苏轼绘画理论在文人画形成中发挥了重要的作用,其理论为文人画提供了理论依据,影响了文人画的表现形式,指导了文人画的审美取向,引领了文人画的创新,使文人画得以在发展中不断重构、变异,以期达到艺术表现境界的新高度。
完文人画是中国传统艺术中非常重要的一种艺术形式,其形式多样而富有创意,深受苏轼绘画理论影响而塑造出来的文人画,在形式上有着较为独特的面貌。
浅析苏轼对中国文人画的贡献作者:张光辉来源:《文教资料》2013年第14期摘要:文人画又称“士夫画”,是中国国画中山水、花鸟、人物画的一个交集,是中国独具特色的一个画种。
中国绘画史上常常有这样的一个定论,就是“文人画”以北宋苏轼为祖。
作者分析了苏轼对中国文人画的贡献。
关键词:苏轼中国文人画贡献一文人画又称“士夫画”,是中国国画中山水、花鸟、人物画的一个交集,是中国独具特色的一个画种。
近代人陈衡恪先生指出文人画家有四个必备条件:人品、学问、才情和思想。
具此四情,乃能完善。
因苏轼的提倡和推广,宋朝中期呈现的文人画雏形,到了元朝才得以蓬勃发展。
而近年来对于“文人画”的评价,有两个非常流行的说法:一是文人画家大多不是以画为专业,不过以笔墨陶情,或者是游戏之作,所以其画不工,唯其不工画,因此强调神似,反对形似。
二是文人画家都是出身于地主士大夫,因阶级偏见而贬低“画工画”,其实质就是为士大夫阶级立言。
这两个问题在对苏轼的评价中更见突出。
事实果真是这样吗?似不尽然,值得研究。
二文人画家是否都不工画?他们反对形似,是否以此之故?这是第一个问题。
产生这样一个看法的原因,应该考察一下我国的绘画历史,中国绘画史上,常常有这样的一个立论,就是“文人画”以北宋苏轼为祖,因苏轼乃提出“士人画”这个概念的第一人:观士人画,如阅天下马,取其意气所到。
乃若画工,往只取鞭策皮毛,槽握刍秣,无一点俊发,看数尺便倦。
(《东坡集-跋宋汉杰画山》)所谓“士人画”,明代董其昌在《画禅室随笔》和沈灏《画尘》所称的“文人画”。
但董其昌说:文人之画,自王右丞始。
王右丞即是苏轼所说“诗中有画,画中有诗”的唐代中叶的王维。
那么董其昌把“文人画”始于苏轼又推前了三四百年。
现代日本学者大村西崖,更把“文人画”的源远溯到:西晋王虞、王羲之、王献之、顾恺之和南朝的谢赫,宗炳、王微等。
把我国历史上有记载的能画文人,网罗无遗。
实在说我国的绘画史,确是一部文人绘画的历史,真正民间的画工,见于记载的极少。
苏轼调查报告600苏轼调查报告600近日,笔者对中国历史上的文学巨匠苏轼进行了一项调查研究。
苏轼作为北宋时期的文学家、政治家和画家,对中国文化的发展做出了巨大的贡献。
本次调查旨在深入了解苏轼的生平、作品和影响,以期更好地理解这位伟大文化人物的价值。
苏轼生于北宋元丰二年(1039年),逝世于熙宁六年(1101年),享年62岁。
他出生在一个文化世家,父亲苏洵是一位著名的文学家,这为他的文学才华的培养奠定了坚实的基础。
苏轼自幼聪明好学,擅长诗词和文学创作。
他的诗文多以自然景物为题材,以及对人生哲理的思考,深受当时文人雅士的喜爱。
苏轼的作品以《赤壁赋》、《东坡乐府》等最为著名。
《赤壁赋》是苏轼最具代表性的作品之一,以描绘三国时期的赤壁之战为背景,展现了他对历史事件的深刻理解和对人性的思考。
《东坡乐府》是苏轼创作的一组乐府诗集,其中包含了他对人民生活的关注和对社会现象的批判。
这些作品不仅在当时引起了广泛的关注和赞誉,而且对后世文学创作产生了深远的影响。
苏轼不仅是一位杰出的文学家,同时也是一位卓越的政治家。
他曾担任过多个重要的政府职务,如翰林学士、礼部尚书等。
在这些职务中,他积极参与国家的政治决策,提出了许多有益的建议。
然而,由于他对权贵的批评和对政治腐败的揭露,他多次遭到贬谪和流放。
尽管如此,他依然保持着对社会问题的关注和对人民福祉的追求。
苏轼的影响不仅仅局限于文学和政治领域,还扩展到了绘画艺术。
他是北宋时期著名的文人画家,擅长山水画和花鸟画。
他的画作以写意风格为主,注重表达自然景物的神韵和情感。
他的绘画作品与他的诗文相辅相成,形成了一种独特的艺术风格。
他的绘画作品对后世文人画的发展产生了重要的影响。
在调查中,我还了解到苏轼的个人品质和生活态度。
他以诚实、正直和勇敢而著称,坚持自己的信念,不畏权贵的压迫。
他热爱自然,喜欢与朋友共赏月亮、品茶、吟诗作画。
他的生活态度深受后人的敬仰,被誉为“东坡先生”。
综上所述,苏轼作为中国历史上的文学巨匠,以其卓越的文学才华、政治智慧和绘画艺术成就,对中国文化的发展产生了深远的影响。
苏轼对文人画创作的影响摘要苏轼的绘画理论,尤其是文人画思想在中国绘画史上有着特殊的地位。
虽然他没有专门系统的画论著作,但是其关于文人画的论述已经触及文人画的性质、特征、创作等一系列问题,开拓了文人画思想研究的新领域,值得我们深入思考。
因此,研究苏轼文人画思想不仅可以弘扬中华民族传统文化的精神,而且对当代中国绘画理论的探讨和实践走向都有一定程度的借鉴意义。
关键词:苏轼文人画创作影响中图分类号:j203 文献标识码:a文人画中蕴含着深厚的哲学思想、伦理观念和文化修养,具有诗、书、画、印的综合素养,是中国古代文化在绘画艺术中的集中体现。
通过对文人画作的审视与分析,不仅可以使我们较为直观地发现影响文人画创作的因素,也可以发现创作者在创作中的地位。
本文尝试从苏轼对文人画创作的影响谈起,重点分析了其对文人画创作所作出的探索。
苏轼,字子瞻,号东坡居士,生于宋仁宗景祜三年,是中国文学艺术史上的一位奇才。
苏轼的绘画理论,尤其是文人画思想在中国绘画史上有着特殊的地位,他最早提出了“士人画”的概念。
虽然苏轼没有专门系统的画论著作,但是关于文人画的论述已经触及文人画的性质、特征、创作等一系列问题,开拓了文人画思想研究的新领域,值得我们深入思考。
因此,研究苏轼文人画思想不仅可以弘扬中华民族传统文化的精神,而且对当代中国绘画理论的探讨和实践走向都具有一定程度上的借鉴意义。
总之,笔者认为苏轼对文人画创作的影响主要体现在以下几个方面。
一形理两全,以言晓画熙宁四年,苏轼在《净因院画记》中云:“余尝论画,以为人禽宫室器用皆有常形。
至于山石竹木水波烟云,虽无常形,而有常理。
常形之失,人皆知之。
常理之不当,虽晓画者有不知。
故凡可以欺世而取名者,必托于无常形者也。
虽然,常形之失,止于所失,而不能病其全,若常理之不当,则举废之矣。
以其形之无常,是以其理不可不谨也。
世之工人,或能曲尽其形,而至于其理,非高人逸才不能辨。
”在这里,苏轼提出了文人画论中关于“常形”与“常理”的问题。
“常形”是指事物外部的形态,“常理”则是指事物内部的结构和性质,即事物的内在规律。
徐复观也曾指出,苏轼所说的“常理”不是当时理学家所说的伦理物理之理,而是“依乎天理”的理,是指出自然的生命构造及由自然生命构造而来的自然的情态而言。
宗白华先生也提出:“东坡之所谓常理,实造化生命中之内部结构,亦不能离生命而存者也。
山水人物花鸟中,无往而不寓有浑沦宇宙之常理。
宋人尺幅花鸟,于聊聊数笔中,写出一无尽之自然,物理俱足,生趣盎然。
故笔法之妙用,为中国画之特色。
传神写形,流露个性,皆系于此。
”苏轼认为,在当时的画家中,文与可最能得自然之常理并将其运用于艺术创作:“与可之于竹石枯木,真可谓得其理者矣。
如是而生,如是而死,如是而挛拳瘠蹙,如是而条达遂茂,根茎节叶,牙角脉缕,千变万化,未始相袭,而各当其处。
合于天造,厌于人意,盖达士之所寓也欤。
”这就是说,因为文与可深谙竹石枯木的生长、发展、变化的规律,得其理,才能画出它的生命、画出它的凋零、画出它的蜷曲紧缩瘦弱枯萎、画出它的枝繁叶茂生机勃勃,各株竹子千变万化、毫不相同,而且在各自的位置上又十分恰当,和自然界的竹子毫无二致。
这样的画,既符合自然状态,又满足人们的审美需要。
值得注意的是,虽然在“常形”与“常理”的问题上,推重“常理”,但也没有轻视“常形”,相反,而是主张形理兼备。
正如苏轼在《书竹石后》中所写到的:“昔岁余尝偕方竹逸寻净观长老,至其东斋小阁中,壁有与可所画竹石,其根茎脉缕,牙角节叶,无不臻理,非世之工人所能者。
与可论画竹木,于形既不可失,而理更当知;生死新老,烟云风雨,必曲尽真态,合于天造,厌于人意;而形理两全,然后可言晓画。
故非达才明理,不能辨论也。
”由此可见,苏轼之所以对文与可的墨竹评价甚高,不仅仅因为他“于形既不可失”,更因为他“理更当知”,“形理两全”,这样才可以称得上是“晓画”,才可以把新的、老的、烟云中、风雨中的不同阶段、不同形态的竹木表现得栩栩如生,从而“合于天造,厌于人意”。
反之,如果不合常形常理就会贻笑大方。
苏轼的《书戴嵩画牛》云:“蜀中有杜处士,好书画,所宝以百数。
有戴嵩牛一幅,尤所爱。
锦囊玉轴,常以自随。
一日,曝书画,有一牧童见之,拊掌大笑:此画斗牛也,斗牛力在角,尾搐入两股间,今乃掉尾而斗,谬矣!处士笑而然之。
”这段话讲得很清楚,斗牛的特点是,“斗牛力在角,尾搐入两股间”,而画却把牛描绘成“掉尾而斗”,这显然违反了生活常识,违反了事物的常理,所以不管画的什么形象都是“举废之矣”。
同样,苏轼在《书黄筌画雀》中说:“黄筌画飞鸟,颈足皆展。
或日:飞鸟缩颈则足展,缩足则颈展,无两展者。
验之,信然。
乃知观物不审者,虽画师且不能,况其大者乎?君子是以务学而好问也。
”可见,黄筌《飞鸟图》的错误就在于“颈足皆展”,因为“飞鸟宿颈则展足,缩足则展颈,无两展之者。
”因此,只有观物必审、务学而好问才能做到形理两全。
二论画以形似,见于儿童邻宋人张放礼论曰:“造乎理者,能画物之妙,眯乎理者,则失物之真。
何哉?盖天性之机也。
性者,天所赋之体;机者,入神之用。
机之发,万变生焉。
惟画造其理者,能因性之自然,究物之微妙。
心会神融,默契动静,察于一毫,投乎万象;则形质动荡,气韵飘然矣。
”可见,宋人对画所提出的“理”字,是与传神的观念一脉相承的。
宋哲宗元二年六月(公元),苏轼为鄢陵一位王姓官员所画的折枝图题了两首诗。
虽然该作品没有流传下来,但苏轼所题的这两首诗却因蕴含了他的形神观点而广为流传,对后世影响深远。
其中一首曰:“论画以形似,见与儿童邻。
赋诗必此诗,定知非诗人。
诗画本一律,天工与清新。
边鸾雀写生,赵昌画传神。
何如此两幅,疏淡含精匀。
谁言一点红,解寄无边春。
”从这几句话中我们不难发现,与形似相比,苏轼更看重神似。
苏轼甚至将形似与神似作为区别画工画与文人画的论点之一,即所谓:“观士人画,如阅天下马,取其意气所到。
乃若画工,往往只取鞭策皮毛、槽枥刍秣,无一点俊发,看数尺许便倦。
汉杰真士人画也。
”由此可以看出,苏轼之所以推崇“士人画”,反对“画工画”,是因为“士人画”能做到神似,“取其意气所到”,从而以少见多,使人观其画如阅天下马,从中可以体验到奔腾狂放浩然于胸之感。
而不像“画工画”那样,“取鞭策皮毛、槽枥刍秣”,只能描绘出事物的外部形态,“无一点俊发”,毫无生气,以至于使人仅仅看了几尺就觉得倦怠了。
三随物赋形,尽水之变由于苏轼主张形神并重,所以他在谈论文艺时屡次提到应该“随物赋形”,他在《自评文》中说:“吾文如万斛泉涌,不择地皆可出。
在平地滔滔汩汩,虽一日千里无难,及其山石曲折,随物赋形,而不可知也。
所可知者,常行于所当行,常止于不可不止,如是而已。
”“随物赋形”自然不能脱离形似。
描绘事物时,必须要尊重事物的本来面貌。
物有不同,形有不同,即使同一事物,在不同的时间、地点也可能有不同的形态特征。
事物既然是不同的,是不断发展变化的,就要“随物赋形”,就要表现出它的特点,赋予它不同的形态。
对于画人而言,为了准确把握人物的精神特征,苏轼还提出“欲得其人之天,法当众中阴察之”的创作观念,即为了掌握一个人精神个性的本来面目,应该从他的日常生活中观察。
苏轼还在《传神记》中指出:“凡人意思各有所在,或在眉、目,或在鼻、口。
虎头云:‘颊上加三毫,觉精彩殊胜。
’则此人意思,盖在须颊间也。
优孟学孙叔敖抵掌谈笑,致使人谓死者复生,此岂举体皆似,亦得其意思所在而已。
使画者悟此理,则人人可以为顾、陆。
吾尝见僧维真画曾鲁公,初不甚似,一日往见公,归来喜甚日:‘吾得之矣。
’乃于眉后加三纹,隐约可见,作俯首仰视眉扬而额蹙者,遂大似。
”可见,人们的内在思想感情“各有所在”,有的表现在眉毛、眼睛上,有的人表现在鼻子、嘴巴上,只有把握了他们各自的特点并加以表现,才能达到传神的效果。
在脸颊上加几根毫毛,就更为酷似,这就说明此人的神情主要表现在须颊间。
楚之乐人优孟模仿楚相孙叔敖抵掌谈笑,让人觉得死人复活了,即便这样也不是他所有的举止都像孙叔敖,只是把握了孙叔敖的神情所在罢了。
苏轼也曾经看见画僧维真画曾鲁公,开始不太像,后来一天去见鲁公,回来在眉毛后加了三条纹,就特别像了。
如果绘画的人都明白这个道理,能把握各人“意思所在”,那么人人都可以成为顾恺之、陆探微那样的画家。
四美在成酸之外苏轼在《书黄子思诗集后》中说:“唐末司空图,崎岖兵乱之间,而诗文高雅,犹有承平之遗风。
其论诗日:梅止于酸,盐止于咸;饮食不可无盐、梅,而其美常在咸酸之外。
盖自列其诗之有得于文字之表者二十四韵,恨当时不得其妙,予三复其言而悲之。
闽人黄子思,庆历、皇祜问号能文者。
予尝闻前辈诵其诗,每得佳句妙语,反复数次,乃识其所谓。
信乎表圣之言,美在咸酸之外,可以一唱而三叹也。
”这段话表明了苏轼深爱咀嚼有味的诗歌,赞同司空图的观点。
并将“一唱而三叹”的诗歌为上品。
正如苏轼在《书司空图诗》中所言及的:“司空图表圣自论其诗,以为得味于味外。
‘绿树连村暗,黄花入麦稀。
’此句最善。
又云:‘棋声花院静,幡影石坛高。
’吾尝游五老峰,入白鹤院,松阴满庭,不见一人,唯闻棋声,然后知此句之工也,但恨其寒俭有僧态。
若杜子美云:‘暗飞萤自照,水宿鸟相呼。
四更山吐月,残夜水明楼。
’则才力富健,去表圣之流远矣。
”在苏轼看来,司空图的诗句能做到“得味于味外”,尤其是“棋声花院静,幡影石坛高”之句。
苏轼在身临其境之后,才体会到“此句之工”,只是他认为司空图的诗终究还是“寒俭有僧态”,而杜甫的诗句“暗飞萤自照,水宿鸟相呼。
四更山吐月,残夜水明楼”,“才力富健”,在表现“味外之味”方面,远比司空图高明。
同诗歌方面赞赏“味外之味”一样,在绘画上,苏轼也强调含蓄美、意境美和回味无穷的精神美。
在《传神记》中,苏轼赞赏“南都程怀立,众称其能。
于传吾神,大得其全。
怀立举止如诸生,萧然有意于笔墨之外者也。
故以吾所闻助发之。
”程怀立以传神著称,他追求笔墨之外的意境,所以苏轼把自己所知道的都告诉他,以此来帮助他、启发他。
苏轼还曾经说过“不见何戡唱《渭城》,旧人空数米嘉荣。
龙眠独识殷勤处,画出阳关意外声。
”这首诗是说,李龙眠能独具慧眼,领会到殷勤的送别之情,在《阳关》图中绘出意外之声。
在《书鄢陵王主薄所画折技二首》之一中,苏轼云:“谁言一点红,解寄无边春。
”这表明,他认为这两幅画都具有味外之味——谁说它只是一点红昵,透过这一点红,它让人感悟到的却是无边的春色。
用现代艺术理论的语言来说就是,创作主体所要表达的艺术主旨,没有在画面上直接表现出来,而是采用留白的手法隐藏在画面中,要靠欣赏者通过感官观照、心意融入才能呈现出审美意象,进而领悟其深层的意蕴。
有时甚至是只可意会,不可言传的。
其实,这些都是对我国传统诗论中关于言外之意、象外之象的理论加以继承的,并将它运用到绘画领域。