文艺复兴时期的雕像艺术
- 格式:doc
- 大小:28.50 KB
- 文档页数:3
文艺复兴时期的雕塑哀悼基督云石雕像,高175厘米,米开朗基罗创作于公元1498年,现收藏于梵蒂冈的圣彼得大教堂。
这件作品是米开朗基罗为圣彼得大教堂所作,也是他早期最著名的作品。
雕像的题材取自圣经故事中耶稣基督被钉死在十字架上后,圣母玛丽亚抱着基督身体痛哭的情景。
雕像中死去的基督肋下有一道伤痕,脸上没有任何痛苦表情,横躺在圣母玛丽亚的两膝之间,右手下垂,头向后仰,身体如体操运动员一般细长,腰部弯曲,表现出死亡的虚弱和无力。
圣母年轻而美丽,形象温文尔雅,身着宽大的斗篷和长袍,右手托住基督的身体,左手略向后伸开,表示出无奈的痛苦;头向下俯视着爱子的身体,似乎正陷入深深的悲伤之中;细密的衣褶遮住了厚实的双肩,面罩衬托出姣美的容貌。
圣母的表情是静默而复杂的,不只倾泻了无声的哀痛,也不只充满了哀思和祈祷,它已经大大超出了基督教信仰所包含的内容,是一种洋溢着人类最伟大最崇高的母爱的感情。
米开朗基罗曾经说过,圣母玛丽亚是纯洁、崇高的化身和神圣事物的象征,所以必能永远保持青春。
所以在这里,他突破了以往宗教作品中苍白衰老的模式,把圣母刻画成一个容貌端庄美丽的少女,却并未因此而影响到表现她对基督之死的悲痛。
圣母的美是直观的,但她的悲哀却是深沉的。
她所体现出的青春、永恒和不朽的美,正是人类对美的追求的最高理想。
作品采用了稳重的金字塔式构图,圣母宽大的衣袍既显示出她四肢的形状,又巧妙地掩盖了身体的实际比例,解决了构图美与人体实际比例之间的矛盾问题。
基督那脆弱而裸露的身体与圣母衣褶的厚重感以及清晰的面孔形成了鲜明的对比,统一而富有变化。
雕像的制作具有强烈的写实技巧,作者没有忽略任何一个细节,并对雕像进行了极其细致入微的打磨工作,甚至使用了天鹅绒进行摩擦,直到石像表面完全平滑光亮为止。
这一切都赋予云头以生命力,使作品显得异常的光彩夺目。
而且,米开朗基罗还将自己的名字第一次刻在了雕像中圣母胸前的衣带上。
作品一经展出,立即轰动了整个罗马城。
《文艺复兴时期的雕塑》说课稿尊敬的各位评委专家,您们好!我今天说课的题目是《文艺复兴时期的雕塑》。
我主要从教材分析、学情分析、说教学方法与策略、说教学过程、说板书设计等几个步骤向大家详细地讲解我对这节课的安排。
一、教材分析:外国雕塑的历史十分悠长,从原始社会到各大文明古国,从中世纪到文艺复兴,从近代到现当代,不同的国家和民族在不同的历史文化时期创造了数量众多的雕塑精品。
这节课是外国雕塑欣赏的第二节——《文艺复兴时期的雕塑欣赏》。
继古希腊艺术之后,15、16世纪,在以意大利为中心的欧洲,出现了前所未有的艺术繁荣,这就是文艺复兴。
它借用古希腊、古罗马的艺术语言,唱出新文化的赞歌,它标志着资产阶级文化的萌芽,反映了新兴资产阶级的要求。
这一时期的艺术伴随着人类的思想解放,无论在创作观念还是表现形式上,都显示了旺盛的个性自由和世俗精神。
特别是雕塑,饱满地赞颂了人的内在力量与智慧,表现了巨大的信心与宏伟的气魄。
本课讲解文艺复兴时期的雕塑时,其中最主要的是介绍意大利三杰之一米开朗基罗的雕塑,通过对他作品的分析,了解文艺复兴背景下的人文主义。
二、学情分析:高一学生喜欢美术,并且已经具备一定的欣赏学习的能力,但是对雕塑不是很感兴趣,对雕塑作品的认识还不具备运用美术语言表达自己的感受。
因此,针对该高一学生的特点和心理特征,从学生的兴趣出发,结合学生的生活经验从学生身边的雕塑出发,激发学生的主动性,以教师引导学生自主探究式学习为主,让学生在欣赏中感受到雕塑艺术的美,体验到学习的乐趣。
三、说教学目的:根据新大纲和教材的要求,美术教学应注重提高学生审美能力。
在教学中,应当遵循审美的规律,多给学生感悟艺术作品的机会,引导学生体验、思考、鉴别、判断,努力捉高他们的审美晶位。
本着提高学生对美的感受能力和欣赏能力,培养学生良好的思想品德,结合本文特点和学生实际,设置如下教学目标:1、知识目标:通过欣赏米开朗基罗以及同时期雕塑家的作品,使学生了解文艺复兴时期雕塑的总体分割和形象特征,从而领悟文艺复兴时期的审美观念。
【关键字】精品浅析意大利文艺复兴初期雕塑摘要:文艺复兴是指14世纪到16世纪西欧与中欧国家在文化思想发展中的一个时期。
正是在这个时期,欧洲的各大国家日益强大,宗教思想和行为都发生了变化。
“文艺复兴”的原意就是“在古典规范的影响下,艺术和文学的复兴。
其变化的思想基础就是关怀人,尊重人,以人为本位的世界”。
本文从文艺复兴初期在意大利的雕塑方面进行浅析,从而分析文艺复兴雕塑的特点,代表作及其以后的发展和深远影响。
关键词:文艺复兴初期;雕塑;代表作;特点与发展;影响;一·欧洲文艺复兴初期雕塑特点“复活与再生”。
反对宗教文化,提倡复兴希腊罗马古典文化,但更体现了一种人的自我觉醒和再生。
文艺复兴时期的雕塑,继承并发展了希腊罗马雕刻艺术的传统,以其完美的技巧、宏伟气魄和深刻的思想标志着西方雕刻史上及希腊罗马以后的第二个高峰。
在文艺复兴初期的雕塑大都和古希腊的雕塑中雄伟的雕像、精美的陶瓶相似,内容都围绕着希腊早期宗教的核心希腊神话中的众神家族。
艺术家用人文主义理想创造了宗教中的神和英雄,雕塑家手下的男性诸神,无不是希腊男性完美要萦结合的壮美典型,女性诸神无不是希腊女子完美要素结合的柔美典型。
在富有人情味的气氛中,形成一个类似人间家族般的众神家族。
我们今天发现的许多著名文艺复兴雕塑无不渗透着这种亲切的人性。
文艺复兴的艺术家同时也是哲学家和美学家,唯物的哲学家们把美归结为数、比率等可以度量的因素。
唯心的哲学家们把美归结为神、理念等不易言传的东西,认为美是艺术家与神意的沟通。
不论这些探索在今天看来多么幼稚但他们的成就无疑莫定了后代努力的基石,是美学和艺术学方面的巨大成就。
而文艺复兴初期的雕塑是古希腊和中世纪美术遗产的精华部分与文艺复兴时期科学求实精神完美结合的产物。
人文主义对事物的深刻理解,是造型艺术中的“比率”和“技巧”问题,终于获得了最好的解决办法。
使其强烈的体现出了人文主义与科学求实这两大特点,在文艺复兴初期的雕塑作品中。
文艺复兴时期的建筑与雕塑艺术文艺复兴时期是欧洲历史上一个充满活力和创造力的时期,这个时期的建筑与雕塑艺术被誉为艺术史上的里程碑。
在这篇文章中,我们将探讨文艺复兴时期建筑与雕塑艺术的特点、代表作品以及对后世的影响。
一、文艺复兴时期建筑艺术的特点文艺复兴时期的建筑艺术追求恢复古代希腊罗马建筑的特点,并在此基础上进行了创新和发展。
它们注重对称、比例和几何形状的运用,强调建筑与自然环境的和谐统一。
建筑师们使用了大理石、石灰石等高质量的建筑材料,精心雕刻细节,使建筑物更加壮观和华丽。
此外,文艺复兴时期的建筑注重空间布局和功能性。
建筑师们运用对称的平面布局和圆顶构造,创造出宏伟的内部空间。
建筑设计也考虑了使用功能,如教堂的安排和公共建筑的布局。
二、文艺复兴时期建筑的代表作品1. 圣彼得大教堂(圣彼得大殿)- 梵蒂冈圣彼得大教堂是文艺复兴时期最重要和最有代表性的建筑之一。
该教堂始建于1506年,由多位著名建筑师参与设计和建造,包括米开朗基罗和伯劳狄奥。
其特点是拥有巨大的圆顶和宏伟的正立面,展示了文艺复兴时期建筑的精髓。
2. 桂尔达大剧院 - 佛罗伦萨桂尔达大剧院位于意大利佛罗伦萨市中心,是文艺复兴时期建筑的典范之一。
该剧院采用了古罗马剧院的形式,并结合了新古典主义的元素,如弧形门廊和柱廊。
三、文艺复兴时期雕塑艺术的特点文艺复兴时期的雕塑艺术受到古希腊罗马艺术的影响,追求人体的真实再现和自然的姿势。
雕塑家们对人体解剖学进行了深入研究,使得他们的作品更加逼真和立体。
雕塑艺术家采用了大理石、青铜等材料,注重细节的塑造和表情的传达。
他们通过使用光与影的技巧,增加了作品的真实感和立体感。
此外,文艺复兴时期雕塑作品的主题丰富多样,既有宗教题材,也有古典神话和人物雕塑。
四、文艺复兴时期雕塑的代表作品1. 大卫雕像 - 米开朗基罗大卫雕像是文艺复兴时期最著名的雕塑作品之一,由米开朗基罗于1501年至1504年创建。
这个雕塑刻画了圣经中的大卫英勇的形象。
欧洲文艺复兴时期(约14世纪至17世纪初)是欧洲艺术与文化的繁荣时期。
在这个时期,雕塑艺术也经历了巨大的进步与创新。
欧洲文艺复兴时期的雕塑以其自由和自然的人体解剖构造、精确的比例和优美的姿势而闻名于世。
欧洲文艺复兴时期的雕塑艺术主要从古希腊和罗马艺术中汲取灵感,同时加入了新的创新元素。
文艺复兴时期的雕塑家探索了人体的解剖结构,并试图以更真实的方式再现人体形态。
他们追求艺术作品的完美,通过深入研究解剖学来提高人体雕塑的准确性。
这种对人体的研究和模仿成为欧洲文艺复兴时期雕塑的重要特点。
文艺复兴时期的雕塑代表作之一是米开朗基罗的《大卫像》。
这座巨大的雕塑作品描绘了圣经中的故事,表达了人类的力量和勇气。
大卫像展现出了精确的人体解剖学知识,尤其是肌肉和骨骼结构的准确性。
这座雕塑透露着战胜困难和追求完美的气息,展示了文艺复兴时期艺术家对人体的深入了解和热爱。
另一个著名的雕塑艺术家是多纳泰罗。
他的《大卫像》也是文艺复兴的杰作。
不同于米开朗基罗的大卫像,多纳泰罗的作品展现出了更温和、优雅的特点。
雕塑家通过精确的比例和姿势来表达他对人体的理解和追求。
他的雕塑作品不仅在人体形态上具有准确性,还在表情和动作上展示了优雅和柔和的特点。
此外,雕塑家安德烈亚·长期罗的作品也具有重要的地位。
他以雕塑佛罗伦萨大教堂圣母玛利亚的雕塑而闻名。
长期罗的作品展现了人物内心深处的情感,并通过精确的细节和优美的曲线来表达。
“长期罗·毛尔泰”的作品在艺术史上有着重要的地位,并被认为是欧洲文艺复兴时期最伟大的雕塑之一。
总的来说,欧洲文艺复兴时期的雕塑艺术以其对人体解剖学的深入研究和对完美的追求而著称。
雕塑家们通过精确的细节和比例展示了人体的真实形态,并通过优美的姿势和动作表达了情感和内心世界。
这些作品在欧洲文艺复兴时期的艺术史上留下了重要的足迹,并对后世的艺术产生了深远的影响。
文艺复兴时期雕塑作品的特征
14世纪初,资本主义生产方式在欧洲开始不断发展壮大,这不仅动摇了封建教会势力1000余年的统治,而且促进了新思想与世俗文化的萌芽和发展。
于是,一场伟大的思想文化解放运动——“文艺复兴”发生了。
这场在欧洲历史上具有里程碑意义的运动一直持续到16世纪末,故而14——16世纪这段时间,便被人们称为“文艺复兴时期”。
文艺复兴期间,欧洲雕塑逐渐脱离了建筑的束缚,发展成为一种独立的美术形式。
其创作以人文主义思想为基础,表现出与在宗教神学思想笼罩下的中世纪雕塑截然不同的特征。
首先是对人体美的歌颂。
从多纳泰罗到米开朗基罗,这些大师们创造了一尊又一尊完美的人体雕像,一次来肯定人多饿存在,赞美人的力量。
其次是人物形象的世俗化。
尽管这一时期许多作品仍取材于《圣经》,但他们充满了人情味和现实主义色彩,表现出艺术家对生活得热爱。
此外,作者在创作中还融入了自己的思想感情和个性,使作品饱含生命的激情。
在艺术处理上,雕塑家们以古希腊罗马雕塑的表现形式为基础,用文艺复兴时期特有的求实精神,开创了基于科学理论和实际观察的写实技法,如人体解剖和透视法则等等,使雕塑艺术无论在圆雕还是浮雕方面都达到古典艺术之后的一个新的高峰。
文艺复兴时期的雕塑以完美和规范化为原则,追求对称、协调、均衡、稳重。
它的基本风格和表现技法,构成了西方近代雕塑的主要传统,影响极其深远。
意大利文艺复兴雕塑大师的杰作意大利文艺复兴是欧洲历史上一段重要的艺术时期,也是雕塑艺术蓬勃发展的时期。
在其中,许多杰出的大师通过他们的才华和创造力,创作出了许多令人惊叹的雕塑作品。
本文将介绍几位意大利文艺复兴雕塑大师及他们的杰作。
米开朗基罗 (Michelangelo)米开朗基罗被公认为意大利文艺复兴时期最杰出的雕塑家之一。
他的作品充满了力量和动态感。
其中最著名的作品之一是《大卫像》。
这座雕像描绘了圣经故事中的大卫,他准备与巨人歌利亚战斗。
《大卫像》高达5.17米,由一块巨大的大理石雕刻而成。
米开朗基罗的技巧和精湛的细节使得这座雕像栩栩如生,表现出大卫的坚强和勇猛。
蒂臣诺 (Donatello)蒂臣诺是另一位备受推崇的意大利文艺复兴雕塑大师。
他被公认为是新古典主义风格的奠基人之一。
他的作品在表现上更加注重解剖学和逼真性。
其中最有名的作品是《达维德像》。
这座雕像描绘了圣经中的大卫,与米开朗基罗的《大卫像》主题相同。
蒂臣诺的作品更加注重细节的表现,通过巧妙地使用光影和线条,使得雕塑从视觉上更具真实感。
贝尼尼 (Bernini)贝尼尼是17世纪意大利艺术家,以其独特的技巧和创造力而闻名。
他的作品充满了戏剧性和动态感。
其中最著名的作品之一是圣彼得大教堂的巴洛克式雕塑《圣德肋撒像》。
这座雕塑描绘了圣女德肋撒,她迅速飞升至天上。
贝尼尼通过使用流线型的姿势和细致的表情,创造出了一种在石头中表现出灵活性和生动性的令人惊叹的效果。
这些雕塑大师的作品代表了意大利文艺复兴时期雕塑艺术的巅峰。
他们的创作不仅在当时引起了广泛的赞誉,而且对后来的艺术发展产生了深远的影响。
他们的杰作不仅具有艺术上的价值,也代表了当时社会文化的精神风貌。
在总结上述内容之前,我们应该意识到这些大师们通过他们的作品,不仅仅是创作出了惊艳的雕塑作品,更重要的是他们向后世留下了宝贵的艺术遗产。
他们通过他们的艺术表达了当时社会的价值观和审美观,并为后来的艺术家树立了榜样。
大卫雕像知识点总结大卫雕像的历史大卫雕像的历史可追溯到文艺复兴时期的意大利。
当时,佛罗伦萨是艺术与文化的中心,吸引了许多知名艺术家和学者前往。
佛罗伦萨市政府决定在市中心的市政厅广场上建立一尊大卫雕像,以彰显佛罗伦萨的力量和荣耀。
米开朗基罗则被委托为雕像的设计者和制作者。
大卫雕像的制作过程大卫雕像的制作过程非常复杂而严谨。
米开朗基罗首先绘制了大卫雕像的初步设计图,并从一块巨大的大理石中凿出了一块长达17英尺的原始石块。
他在雕刻过程中,以石块的天然纹理和形状为基础,精心雕琢出了大卫雕像的每一个细节,包括肌肉线条、皮肤纹理等。
整个制作过程历时三年,最终在1504年完工。
大卫雕像的艺术价值大卫雕像被誉为文艺复兴艺术的杰作,具有极高的艺术价值。
它展示了米开朗基罗超凡的雕塑技艺和对人体结构的完美掌握。
雕像以壮美的姿态和细腻的雕刻而闻名于世。
米开朗基罗通过大卫雕像的形象, 展现了古希腊文化的英雄主义和理想化的美。
同时,大卫雕像还具有深厚的宗教内涵,代表了文艺复兴时期对人文主义和理性主义的追求。
大卫雕像的艺术风格大卫雕像的艺术风格体现了文艺复兴时期的典型特征。
雕像以古希腊雕塑为参考,强调了人体结构的对称与比例。
同时,它还具有文艺复兴时期所推崇的“真实主义”风格,通过对人体细节的精确雕刻,展现出了极高的艺术技巧。
此外,大卫雕像的姿态和表情也非常生动,展现了米开朗基罗对雕像所要表达的意义的深刻理解和把握。
大卫雕像的现状目前,大卫雕像位于佛罗伦萨的乌菲兹美术馆内,成为了这座城市最受欢迎的观光景点之一。
雕像的展示不仅吸引了大量游客前来参观,也成为了艺术家和学者研究的重要对象。
同时,为了保护大卫雕像不受外界环境的侵害,乌菲兹美术馆还进行了一系列的维护和修复工作。
在总结中,大卫雕像作为文艺复兴时期的杰作,展现了米开朗基罗卓越的雕塑技艺和对人体结构的完美掌握。
它不仅在雕塑史上具有重要地位,也成为了背后文化、宗教和历史的重要象征。
《大卫像》是文艺复兴时期意大利雕塑家米开朗基罗的代表作之一。
这座雕像被认为是世界雕塑史上的杰作,具有无与伦比的艺术价值和历史意义。
下面将从不同的角度解释这座雕像的含义和价值。
一、历史背景1. 《大卫像》的创作背景《大卫像》的创作背景可以追溯到文艺复兴时期的意大利。
在当时,艺术家们开始追求对古希腊和罗马艺术的复兴和再创造。
米开朗基罗的这座雕像正是在这样的时代背景下诞生的,充分体现了文艺复兴时期对古典艺术的追求和崇尚。
二、艺术价值1. 雄姿英发的形象《大卫像》呈现了圣经中大卫杀死歌利亚的一幕。
雕像中的大卫身材高大、肌肉发达,展现出了他的英勇和坚毅的气质。
米开朗基罗通过对人体结构和肌肉线条的精湛刻画,展现了古希腊雕塑的优美和高贵。
这些特点使得《大卫像》成为了一座具有深刻内涵的雕塑作品,不仅展现了人体的美感,更蕴含着对人类精神力量的赞颂。
2. 艺术技法的运用在《大卫像》的创作中,米开朗基罗运用了大理石这一古代雕塑的常用材料。
他巧妙地运用了大理石的自然纹理和质地,在雕塑的展示上获得了更加真实和生动的效果。
雕塑本身的比例和结构也经过了精心设计和计算,使得整体的造型更加和谐。
这些艺术技法的运用使得《大卫像》在艺术上达到了登峰造极的境界。
三、历史意义1. 对文艺复兴的影响《大卫像》的诞生标志着文艺复兴时期的艺术达到了一个新的高度。
它的出现,不仅在当时引起了轰动,更成为了后世艺术家们学习和追求的典范。
米开朗基罗通过《大卫像》的创作,开创了古典主义艺术的新篇章,影响了后世许多雕塑家和画家的创作。
2. 对文化的传承《大卫像》作为文艺复兴时期的杰作,传承了古希腊和罗马的艺术传统,并为后世雕塑艺术注入了新的活力。
它不仅是艺术史上的瑰宝,更是人类文明的符号和表征。
通过《大卫像》,人们可以了解到文艺复兴时期的艺术风貌和精神内涵,感受到那个时代的文化气息。
《大卫像》作为米开朗基罗的代表作之一,具有丰富的艺术价值和历史意义。
它不仅是雕塑史上的经典之作,更是文艺复兴时期艺术成就的象征。
文艺复兴的艺术巨匠米开朗基罗米开朗基罗·博那罗蒂(Michelangelo Buonarroti,1475—1564)是意大利文艺复兴时期的雕刻家、画家、艺术巨匠。
他的绘画代表作《最后审判》被誉为“人体的百科全书”;他的杰作《大卫》不仅是他创作的精华,也是复兴古典艺术思想的典型代表。
1475年3月6日,米开朗基罗诞生于意大利佛罗伦萨东部附近的山城小镇卡普莱斯,当时他的父亲正担任着这个小镇的行政长官。
刚出生的米开朗基罗,因为母亲体弱多病,排行老二的他被送到一个石匠家中抚养。
据说,他后来成为雕刻家与此不无关系,他自己曾说过:“我在吸吮乳母(石匠的妻子)的奶水时就拿起了雕刻人物形象的凿子和锤子。
”米开朗基罗6岁时,他的母亲就去世了,他的家也败落了。
父亲经常失业,家里越来越穷,但他还是把米开朗基罗送到佛罗伦萨的一家拉丁语学校去学习。
米开朗基罗在那里学习了拉丁文、希腊文、数学和文学,这些必要的教育为他以后的事业打下了良好的基础。
年幼的米开朗基罗还不能体会到这点,他在学校的学习很糟糕,他老是画画,回到家还往墙壁上画,为此,父亲常常打他,而且一次比一次历害。
但是米开朗基罗本性难移,他不但依然故我,而且一再表示要当个艺术家。
单凭这一点就能把老波纳罗蒂气疯,他希望家中的五个儿子都去经商,将来成为银行家,以重振波纳罗蒂家的贵族家业。
偏偏他最喜欢的米开朗基罗不但不按他的想法去做,反而自甘“堕落”,一定要去干那有辱家声、靠手艺吃饭的行当。
当时的艺术家的社会地位卑微,被人们视同工匠,靠凿子、画笔谋生,为贵族们所不齿。
性格倔强的米开朗基罗选定艺术生涯作为自己的人生道路,因为佛罗伦萨人热爱艺术的风尚,给了他强烈的影响。
其次,他的艺术才华使他对自己的选择相当自信,他那坚韧顽强的个性也使他在自己认定的事情上决不动摇。
这是一种巨人的性格,也是他日后成功的保证。
最后,日渐贫穷的家庭现状也使他的父亲无力阻拦,当他父亲听说米开朗基罗到著名的基兰达约画室去学艺,不但不需要交付学徒费,反而能挣钱时,他言不由衷地妥协同意了。
文艺复兴时期的雕像艺术在整个西方美术传统中,古希腊雕塑占有十分重要的地位。
西方美术崇尚的典范模式,庄重的艺术品格和严谨的写实精神,可以说都是从古希腊开始的。
多年来,这种艺术精髓曾滋润着西方美术生生不息。
古希腊悠久的神话传说是古希腊雕塑艺术的源泉。
希腊神话是希腊人对自然与社会的美丽幻想,他们相信神与人具有同样的形体与性格,因此,古希腊雕塑参照人的形象来塑造神的形象,并赋予其更为理想更为完美的艺术形式。
古希腊雕塑的特点:总体特征:希腊艺术是理想主义的、简朴的、强调共性的、典雅精致的,一句话概括是高贵的单纯,静穆的伟大古希腊雕塑的主要发展阶段:(一)迈锡尼工艺雕塑:迈锡尼城位于希腊半岛南端的伯罗奔尼撒半岛的东部。
发生于这个地区的文化因迈锡尼城而得名,史称“迈锡尼文化”,成为克里特文化之后的又一重要文化。
在荷马史诗的记载中,荷马常用“多金的”这个词来形容迈锡尼。
其实它并不盛产黄金,但是金银工艺制品相当发达,这是由于迈锡尼人同产金国,尤其是埃及人直接贸易所形成的,其中最引人注目的是金面具、金酒器等。
当今考古发现除狮门有装饰雕刻外,雕塑艺术成就主要表现在金银工艺制品上。
克里特历经盛衰,特洛伊战争使特洛伊毁灭,迈锡尼衰落,一帮野蛮的游牧民族阿提卡人南下,一代古老文明便在铁蹄下变为一片废墟。
但就在这文明的废墟上滋生出了古希腊文明。
(二)希腊雕塑艺术:由于北方蛮族南下毁灭了克里特和迈锡尼的文明,希腊人被迫重新创造自己的文明。
希腊文明主要表现在希腊神话、建筑和雕刻上。
希腊雕塑分4个时期,即荷马时期(公元前12世纪—8世纪),因荷马史诗是这一时期唯一的文字史料而得名;古风时期(公元前750年—6世纪末),因这时期的雕刻艺术呈古朴稚拙的风格而得名;古典时期(公元前5世纪下半期—334年),指希波战争结束至马其顿亚历山大大帝开始东侵;希腊化时期(公元前334年—30年),指罗马灭亡埃及托勒密王朝这一历史时期。
1、荷马时期•希腊神话——古希腊雕塑的源泉:荷马时期的开始,是以多利亚人从希腊半岛北半部南下为标志的,约在公元前12世纪末到11世纪。
文艺复兴时期的雕塑意大利风光米开朗基罗是欧洲文艺复兴时期最伟大的雕塑家,并擅长绘画、建筑、诗歌。
比達芬奇小23歲,他脾氣爆烈,從小鼻樑折損,相貌黑瘦,老以為有人要迫害他毒死他,相信自己活不久—却活了89歲,在三巨將中活得最久,最有錢。
米开朗基罗生平年份地点事件1475卡普里斯诞生1489佛罗伦萨进入雕塑学校1496罗马酒神巴库斯1498罗马哀悼基督1501 —1504佛罗伦萨大卫1504 —1505佛罗伦萨卡希纳之战(壁画)1508 —1512罗马西斯廷天顶画《创世纪》1505 —1545佛罗伦萨摩西、奴隶、胜利(朱理二世墓)1520 —1534佛罗伦萨美第奇主像、晨、暮、昼、夜1536 —1541罗马西斯廷祭坛画《最后的审判》1535罗马圣彼得大教堂1564.2罗马去世酒神巴库斯1496年大理石佛罗伦萨国立巴契博物馆哀悼基督高174厘米1498年云石梵蒂冈圣彼得大教堂哀悼基督米开朗基罗广场的《大卫》雕塑《大卫像》大卫1501 —1504年高2.5米连基座5.5米大理石佛罗伦萨·艺术学院美术馆重達五千五百七十二公斤的大衛雕像,是米開朗基羅於公元1504年完成的作品,裸體巨像刻劃的是聖經裡殺死巨人歌利亞的英雄。
雕像充分体现出一种顽强、坚定和正义的精神气质。
它被作为城市的保卫者的象征,鼓舞和教育着世世代代前来瞻仰的各国人民。
年份地点事件1475卡普里斯诞生1489佛罗伦萨进入雕塑学校1496罗马酒神巴库斯1498罗马哀悼基督1501 —1504佛罗伦萨大卫1504 —1505佛罗伦萨卡希纳之战(壁画)1508 —1512罗马西斯廷天顶画《创世纪》1505 —1545佛罗伦萨摩西、奴隶、胜利(朱理二世墓)1520 —1534佛罗伦萨美第奇主像、晨、暮、昼、夜1536 —1541罗马西斯廷祭坛画《最后的审判》1535罗马圣彼得大教堂1564.2罗马去世年份地点事件1475卡普里斯诞生1489佛罗伦萨进入雕塑学校1496罗马酒神巴库斯1498罗马哀悼基督1501 —1504佛罗伦萨大卫1504 —1505佛罗伦萨卡希纳之战(壁画)1508 —1512罗马西斯廷天顶画《创世纪》1505 —1545佛罗伦萨摩西、奴隶、胜利(朱理二世墓)1520 —1534佛罗伦萨美第奇主像、晨、暮、昼、夜1536 —1541罗马西斯廷祭坛画《最后的审判》1535罗马圣彼得大教堂1564.2罗马去世《西斯廷教堂天顶画——创世纪》局部壁画《西斯廷教堂天顶画——创世纪》局部壁画《创世纪·创造亚当》壁画米开朗基罗(1475 -1564年)·创世纪局部創造亞當﹝The Creation of Adam﹞1510 ~ 1511壁畫,280 x 570 cm西斯汀禮拜堂天花板,梵諦岡原罪逐出伊甸园创造天堂扎查里亚厄尔斯里安大洪水1508 ~ 1509壁畫,280 x 570 cm 西斯汀禮拜堂天花板,梵諦岡大洪水聖家庭與聖約翰1503 ~ 1505蛋彩‧木板畫,直徑120 cm烏菲茲美術館,佛罗伦萨垂死的奴隶高厘米被缚的奴隶高厘米228228垂死的奴隶暗喻精神的解放《垂死的奴隶》被缚的奴隶暗喻思想的奋争绳索象征封建中世纪宗教神学的束缚艺术家把多年的抑郁、愤懑和屈辱,全部寄托在这两个雕像上面。
论群雕《拉奥孔》的鉴赏意蕴【摘要】《拉奥孔》是一座著名的群雕作品,由著名雕塑家拉奥孔创作。
本文将从背景介绍和作者简介入手,深入分析雕像的内容、艺术价值、历史意义、风格特点和艺术表现形式。
通过对《拉奥孔》的鉴赏,我们可以感受到雕像的独特魅力和深刻内涵,了解其对后世的影响和对雕塑艺术的启示。
群雕中蕴含着丰富的文化内涵和艺术价值,展现了雕塑艺术的魅力和表现形式。
《拉奥孔》不仅是一件艺术品,更是对人类文明和历史的独特注解,具有深远的历史意义和影响力。
通过对这座群雕作品的审视和鉴赏,我们可以更深入地理解雕塑艺术的魅力和魅力。
【关键词】雕塑,群雕,《拉奥孔》,鉴赏意蕴,背景介绍,作者简介,雕像内容分析,雕像艺术价值,雕像历史意义,雕像风格特点,雕像艺术表现形式,《拉奥孔》的鉴赏价值,雕像对后世的影响,对雕塑艺术的启示。
1. 引言1.1 背景介绍拉奥孔是一尊著名的群雕作品,由意大利文艺复兴时期的艺术家米开朗基罗创作。
这座雕像庄重肃穆,展现了基督受难的场景。
米开朗基罗在这座雕像中巧妙地表现了基督被钉十字架的瞬间,展现了基督的神圣与悲痛之情。
这座雕像是米开朗基罗艺术生涯中的杰作之一,也是文艺复兴时期意大利雕塑的代表作品之一。
拉奥孔的背景故事源自圣经中关于基督受难的描写,这个主题在文艺复兴时期的艺术中备受追捧。
米开朗基罗通过雕像的形式,将这一古老故事重新演绎,并赋予其新的艺术表现形式。
这座雕像不仅是一个宗教主题的作品,更是对艺术表现力和技巧的完美展示。
米开朗基罗通过拉奥孔这尊雕像,向世人展示了他在雕塑艺术领域的高超造诣和深厚的文化素养。
这座雕像不仅具有宗教意义,更是艺术史上的经典之作,引领着后世艺术家们对艺术表现形式的探索与创新。
1.2 作者简介拉奥孔(Laocoön)雕塑的作者是希腊雕塑家黑尔坡多斯(Hagesandros),他与同为雕塑家的阿波罗多罗斯(Polydoros)和阿塔纳多罗斯(Athenodoros)合作完成了这件作品。
文艺复兴时期的雕像艺术
在整个西方美术传统中,古希腊雕塑占有十分重要的地位。
西方美术崇尚的典范模式,庄重的艺术品格和严谨的写实精神,可以说都是从古希腊开始的。
多年来,这种艺术精髓曾滋润着西方美术生生不息。
古希腊悠久的神话传说是古希腊雕塑艺术的源泉。
希腊神话是希腊人对自然与社会的美丽幻想,他们相信神与人具有同样的形体与性格,因此,古希腊雕塑参照人的形象来塑造神的形象,并赋予其更为理想更为完美的艺术形式。
古希腊雕塑的特点:
总体特征:希腊艺术是理想主义的、简朴的、强调共性的、典雅精致的,一句话概括是高贵的单纯,静穆的伟大
古希腊雕塑的主要发展阶段:
(一)迈锡尼工艺雕塑:迈锡尼城位于希腊半岛南端的伯罗奔尼撒半岛的东部。
发生于这个地区的文化因迈锡尼城而得名,史称“迈锡尼文化”,成为克里特文化之后的又一重要文化。
在荷马史诗的记载中,荷马常用“多金的”这个词来形容迈锡尼。
其实它并不盛产黄金,但是金银工艺制品相当发达,这是由于迈锡尼人同产金国,尤其是埃及人直接贸易所形成的,其中最引人注目的是金面具、金酒器等。
当今考古发现除狮门有装饰雕刻外,雕塑艺术成就主要表现在金银工艺制品上。
克里特历经盛衰,特洛伊战争使特洛伊毁灭,迈锡尼衰落,一帮野蛮的游牧民族阿提卡人南下,一代古老文明便在铁蹄下变为一片废墟。
但就在这文明的废墟上滋生出了古希腊文明。
(二)希腊雕塑艺术:
由于北方蛮族南下毁灭了克里特和迈锡尼的文明,希腊人被迫重新创造自己的文明。
希腊文明主要表现在希腊神话、建筑和雕刻上。
希腊雕塑分4个时期,即荷马时期(公元前12世纪—8世纪),因荷马史诗是这一时期唯一的文字史料而得名;古风时期(公元前750年—6世纪末),因这时期的雕刻艺术呈古朴稚拙的风格而得名;古典时期(公元前5世纪下半期—334年),指希波战争结束至马其顿亚历山大大帝开始东侵;希腊化时期(公元前334年—30年),指罗马灭亡埃及托勒密王朝这一历史时期。
1、荷马时期•希腊神话——古希腊雕塑的源泉:荷马时期的开始,是以多利亚人从希腊半岛北半部南下为标志的,约在公元前12世纪末到11世纪。
这个时期是氏族部落社会,已进入铁器时代,它改变了荷马时期的社会面貌:产生了私有财产和阶级分化,进入奴隶社会,这时期政治上盛行原始民主制。
到荷马时期末已由部落的管理机构开始向国家统治机关过渡。
2、古风时期的雕塑:
公元前8世纪到6世纪,希腊社会发生了巨大的变化,部落首领的权力完全消失,原始公社瓦解,奴隶制度在希腊形成,开始建立了奴隶制的城邦国家。
由于陆地贫瘠,城邦国家之间的矛盾日益尖锐,导致海上扩张和殖民统治。
这两个方面互相影响、互相促进,使希腊在政治上与经济上很快成为地中海世界的一支强大的力量。
在荷马时期,雕刻艺术仅是一些小雕像。
真正古希腊雕刻史的首页应从古风时期开始。
因为古希腊雕刻中最突出的人体雕刻就是在这一时期奠定基础的。
法国美术史家丹纳曾说:希腊人表现人体还有一种全民性的艺术,更适合风俗习惯与民族精神的艺术,或许也是更普遍更完美的艺术,这就是雕塑。
人体雕刻艺术是古希腊雕刻艺术之冠。
3、希腊过渡时期雕塑:
在希腊艺术发展进程中,由古风发展到古典时期中间有一个过渡时期,指公元前5世纪前半期。
在这段时期里希腊经历了一场反抗波斯入侵的著名的希波战争。
著名的马拉松战役就在这个时期。
4、希腊古典时期的雕塑艺术:
历时半个世纪的希波战争,最终以希腊的胜利而告结束。
在希波战争中,雅典是希腊各城邦的盟主,城市虽然遭到战争的破坏,但是战争胜利而缴获的大量财富,又使希腊的经济繁荣起来。
作为城邦盟主的雅典,对外以霸主身份发展自己的势力,对内实行民主政治,给人民以更多的富足与自由,从而使雅典成为当时欧洲最美丽繁荣的城市,也使雅典自公元前5世纪中叶进入了“伯里克利斯的繁荣新时代”。
古希腊雕刻进入古典时期后出现了新的繁荣,雕刻家们进行新的探索和创造,突破古风程式,试图在人体直立的基础上将人体的重心移至一足,使另一足自然地表现出一些动态,以表现现实生活中人物的各种运动感。
这是古代艺术家美学观的新发展,意味着雕刻家对人与人体美的认识的提高。
这时期创造的作品更接近现实的完美人体。
5、希腊化时期雕塑艺术:
希腊化时期一般指公元前334—30年,又称希腊主义时期。
这一时期从公元前334年马其顿王亚历山大东征波斯,到公元前30年罗马帝国灭亡埃及托勒密王朝,前后共300余年。
1、菲狄亚斯(公元前5世纪初—431年): 古代希腊艺术可以用一个人的名字来象征,那就是菲狄亚斯。
古代学者认为菲狄亚斯的艺术风格是姿态宁静而高贵,表情肃穆而温雅。
对此,后人称为“神明的静穆”。
菲狄亚斯正是理想化的巨擘,在他的生前死后,古典风格的特性一直支配着希腊雕塑艺术。
2、伯利克里托斯(活动于公元前5世纪后半期): 伯利克里托斯是与菲狄亚斯同时代的阿戈斯地方的雕塑家,他自成一派,故称他为阿戈斯派雕塑家。
人们只知道他最擅长表现青年运动员的形象,所使用材料都是青铜,现在看到的是大理石复制品。
3、普拉克西特列斯: 战争给希腊带来极大的破坏,国家再无财力兴建神庙和装饰。
大型装饰雕刻逐渐减少,单独的圆雕开始增多;敬神的雕像少了,安慰人们不安心灵的和平女神、爱神、酒神多了。
人们在评论希腊雕刻时,往往把巴特农神庙的雕刻比作壮丽的史诗,而对普拉克西特列斯所雕作的那些男女裸体雕像则喻为迷人的抒情诗。
在他所有迷人的作品中审美价值最高、最迷人的是维纳斯雕像,其中最杰出的是《克尼多斯维纳斯》。
4、利西普斯利西普斯是古典时期最后一位重要雕刻家,擅长青铜雕刻,是西库翁学派的代表。
他是马其顿亚历山大的宫廷雕刻家,艺术活动于公元前370—312年间,传说他生平创作了1500余件作品,但没留下一件原作,后世复制的也不多。
他承继了波里克列托斯的传统。
利西普斯是位大胆的革新者,善于处理空间,精于掌握瞬息变化的运动姿态,表达人物的个性。
他首创了有鲜明空间和着重长宽高三方面的雕像结构和表现复杂动作的方法。
他加深了对人体的研究,测定了新的人体比例标准,创作了8∶1的规范,在审美观上倾向于灵巧纤长,人体有细长轻捷之感,具有新的审美理想。
他的名作有《刮汗污的运动员》,这件作品人们从任何一个角度看都十分完美,所以是公认的古希腊雕刻中第一件真正的圆雕。
还有《竞技优胜者》和《休息的赫剌克勒斯》。
古希腊雕塑的代表作品
古希腊雕塑中的好几项都位列世界十大雕塑中,如:
1、《掷铁饼者》(作者:米隆)
米隆的《掷铁饼者》高约152 厘米,罗马国立博物馆、梵蒂冈博物馆、特尔梅博物馆均有收藏,原作为青铜,米隆作于约公元前450 年。
原作已佚,现为复制品。
雕像选取运动员投掷铁饼过程中的瞬间动作,这正是铁饼出手前一系列瞬间万变动作中的暂时恒定状态,运动员右手握铁饼摆到最高点,全身重心落在右脚上,左脚趾反贴地面,膝部弯曲成钝角,整个形体有产生一种紧张的爆发力和弹力的感觉。
形体造型是紧张的,然而在整体结构处理上,以及头部的表情上,却给人以沉着平稳的印象,这正是古典主义风格所追求的。
2、《维纳斯》
《米洛斯的阿芙洛蒂忒》俗称《米洛斯的维纳斯》、《断臂的维纳斯》、《维纳斯像》等,大理石雕像,高204厘米,亚力山德罗斯创作于约公元前150年左右,现收藏于法国巴黎卢浮宫。
从雕像被发现的第一天起,就被公认为是迄今为止希腊女性雕像中最美的一尊。
这尊雕像还是卢浮宫的三大镇馆之宝。
3、《雅典娜神像》(作者:菲狄亚斯)
雅典娜为雅典城的守护神,也是代表智慧的女神。
原作为巴底农神庙大殿的主像,全身高达13米,用银白色大理石雕成,局部镶嵌着象牙与黄金,可惜已在拜占庭帝国时代被毁坏。
这里介绍的是大理石小型摹制品。
在这件女神雕像中,她头戴战盔,身着希腊式连衣长裙,护胸和甲胄上装饰有蛇形饰边和人头像;她裸露双臂,透过薄衣裙可隐见丰艳健美而有力量的身体;衣裙褶纹和饰物造成横竖线条的疏密变化美;她的手势动作可能是执长矛和托物,整个形象富有女性的温柔和充满生命,更多的是人性,绝少神性,这表明希腊化时期艺术已走向世俗化。
古希腊雕塑以其恢弘而博大的崇高感,体现了人对美的理想范式及美好生活的寻求,它是积极、健康而鼓舞人心的艺术。
尽管它产生于那么久远的年代,但作为典范,无论是艺术还是精神,都具有一定的现实意义。