具象美术作品欣赏
- 格式:doc
- 大小:36.50 KB
- 文档页数:5
美术初中八年级第七十七章雕塑作品欣赏案例分析美术初中八年级第七十七章雕塑作品欣赏案例分析雕塑作为一种艺术形式,通过雕刻、塑造等手段将艺术家的创意和情感呈现在观众面前。
在美术初中八年级课程中的第七十七章,我们将深入学习雕塑作品的欣赏和分析,以此扩展我们对艺术的理解和欣赏能力。
本文将通过分析几个雕塑作品来探讨他们的创意、表现手法和艺术价值。
案例一:大卫雕塑大卫雕塑是意大利艺术家米开朗基罗的杰作。
这个雕塑作品刻画了雄壮的大卫在击败巨人歌利亚时的英勇形象。
雕塑以大理石为材料,展现了艺术家极高的雕塑技艺。
大卫身姿挺拔高大,目光坚毅,整体形象呈现出力量与勇气。
通过雕塑的手法和细节刻画,艺术家成功地表达了对英勇、自由和胜利的追求。
这个作品不仅艺术价值很高,同时也是意大利文艺复兴时期的代表之一。
案例二:读书少女读书少女是中国著名雕塑家齐白石的作品。
这个雕塑作品以实际生活中的少女形象为创作对象,展现了中国传统文化中对知识和教育的重视。
雕塑通过表现少女专注地读书的神情和姿态,展示了对知识的渴望和对精神世界的追求。
作品采用了自然主义手法,刻画了少女柔和的面部表情和优美的仪态。
这种温婉、饱含情感的雕塑艺术形式让观众在欣赏中感受到了知识和艺术的力量。
案例三:钟馗像钟馗像是中国古代雕塑艺术中的经典之作。
钟馗是中国民间传说中的仙人,被尊奉为镇邪辟邪的神明。
钟馗像一般采用木质或青铜材料,表现出钟馗威武而庄重的形象。
雕塑作品通过细节的刻画,突出了钟馗面容严肃、双眼炯炯有神的特点,给人一种威严和威势的感觉。
钟馗像的制作工艺和创作手法都具备了较高的水平,传达了中国民间文化中崇尚正义和保护民众的价值观。
通过对以上雕塑作品的分析,我们可以看到不同艺术家运用的创作手法和表现形式各有特点,同时也体现了不同文化背景和时代的思想和审美观。
雕塑作品以其独特的触感和立体形态给人带来强烈的视觉冲击力,同时也将艺术家的情感和思想以具象的方式传递给观众。
高中《美术欣赏》3-5课:具象艺术、意象艺术、抽象艺术高中《美术鉴赏》3-5课教学目标是具体了解三种主要的美术类型(具象艺术、意象艺术和抽象艺术)及其相关的问题。
通过这几个方面的教学,使学生更进一步地了解具象艺术、意象艺术、抽象艺术的语言、形象特征,并能初步掌握辨识具象艺术的能力。
具象从字面上说,所谓“具象”就是有具体的形象,但这样解释并不确切。
在英语中,“具象艺术”被表述为figurative art,意思是“比喻的艺术”或“用图形表现的艺术”,这表明“具象艺术”就是用和我们所见到的事物相类似的图形来代替或比喻这些客观事物。
显然,这种图形不是空想出来的,它必须是来自于客观事物本身,它的目的是要让我们看出它所代替或比喻的那个事物。
为了做到这一点,具象艺术采取了模仿的办法,并且为了使模仿成功又创造出一系列诸如透视、解剖、明暗、比例等方法,这样,具象艺术就成为一种艺术家尽量放弃自身去接近客观事物的艺术了,这是“具象艺术”的最初或者说最本源的意思。
至于以后,就有了各种各样的具象艺术。
意象从字面上说,所谓“意象”即“意欲之象”、“意念之象”,或者说“主观之象”,就是艺术家所感觉到的或想要表达的事物的样子,这两个方面基本上可以让我们去观看或鉴别所有的“意象艺术”了。
从这方面说,意象艺术家就不是尽量放弃自己去接近或模仿客观事物,恰恰相反,他要与客观对象保持相当的距离,因为只有在一定的距离上他才能独立于他所表现的对象,并产生他自己的“意象”。
但从此可以看出,意象艺术的前提还是依赖于客观对象的,这一点和抽象艺术就不同。
抽象所谓“抽象”是与“具象”相对而言的,一般人按照字面的意思去理解,以为抽象就是把具体可感的客观形象抽去,事实并非完全如此,因为抽象艺术中有的是对客观形象的简化和抽离,而有的则与客观形象完全无关。
所以有人认为“抽象艺术”这个概念并不准确,他们就从抽象艺术与具象艺术相对的角度出发称抽象艺术为“非具象艺术”(non-figurative art)或“非客观艺术”(non-objective art)。
具象艺术(figural art )指艺术形象与自然对象基本相似或极为相似的艺术。
具象艺术作品中的艺术形象都具备可识别性。
古希腊的雕塑作品、近代的写实主义和现代的超写实主义作品,因其形象与自然对象十分相似,被看作这类艺术的典型代表。
具象艺术广泛地存在于人类美术活动中,从欧洲原始的岩洞壁画艺术,到文艺复兴时代的宗教壁画;从印度的佛教艺术,到中国的画像砖石,都可以看到这类艺术作品,至今它仍是美术创作中重要的艺术风格。
欧洲古代的模仿说、中国古代的应物象形说和达·芬奇等人的言论,都是具象艺术有名的理论表述。
具象艺术的特点1.视觉真实性或客观性,即具象艺术是以客观世界为表现对象,并且把对象表现得就像我们所看到的一样真实。
2.艺术形象的典型性,即具象艺术是通过典型的艺术形象的创造来表达艺术家的个人情感和观念的。
3.情节性或叙事性,即具象艺术中往往蕴涵着一个或多个故事情节,它可以用文字语言直接来讲述或描述。
由于具象艺术的这些特点,因此除艺术所共同的审美功能外,它还具有记录的功能。
抽象表现主义(Abstract Expression)又称抽象主义,或抽象派。
二战后直到20世纪60年代早期的一种绘画流派。
抽象派这个字第一次运用在美国艺术上,是在1946年由艺术评论家罗伯特·寇特兹Robert Coates所提出的。
"抽象表现主义"这个词用以定义一群艺术家所做的大胆挥洒的抽象画。
他们的作品或热情奔放,或安宁静谧,都是以抽象的形式表达和激起人的情感。
超现实主义(surrealism)是在法国开始的文学艺术流派,源于达达主义,并且对于视觉艺术的影响力深远。
于1920年至1930年间盛行于欧洲文学及艺术界中。
探究此派别的理论根据是受到佛洛依德的精神分析影响,致力于发现人类的潜意识心理。
因此主张放弃逻辑、有序的经验记忆为基础的现实形象,而呈现人的深层心理中的形象世界,尝试将现实观念与本能、潜意识与梦的经验相融合。
具象美术作品欣赏
教学目标
1知识与技能对具象绘画作品的正确欣赏,让学生了解欣赏作
品的四步骤
2过程与方法由具体对象逐步理解,分析,终结欣赏的方法。
3态度与价值观通过正确的欣赏方法,提高学生的审美能力,陶
冶情操,逐步完善自己的艺术修养。
重点难点:
欣赏美术作品的方法,如何运用这一方法欣赏其它的作品。
导入:
绘画作品在日常生活中随处可见,那如何能真正的欣赏理解作品,可能就是一大难题。
今天就关于具象美术作品欣赏来探讨一下进入主题:
点击画面,出现标题《具象美术欣赏》。
点击画面,出现四幅人类早期的洞穴作品。
(先让学生来辨认四幅作品,老师随后概括)
点击画面,中间出现美术起源于生产劳动的引子——
绘画的出现是再现.记录.祈求.间接为生产
劳动服务。
点击画面,欣赏的含义解释—用喜爱的心情欣赏美好
的事物
点击画面,具象美术作品相对抽象美术作品是:现实
生活为表现对象的写实美术,再现自然并
能辨别其本来的意义。
下面首先欣赏一幅16世纪意大利文艺复兴时期的名画,也是一幅壁画作品,画于……教堂的餐厅。
点击画面,出现《最后的晚餐》作品:
接着作者的介绍,达·芬奇。
学生看完作品,讲述看到的情景,分析作者所表达的意图。
绘画的表现手法上,焦点透视,相对集中突出人物的中心。
教师介绍画面,点击各画面中的人物故事的背景,画面的结构,可以从画面中领悟到什么。
点击归纳,欣赏美术作品的步骤。
<1>从分析的形式和形象入手——从整体表面看,画了什么。
<2>对内容的理解和体验——从题目深入内部上看,理解画
意。
<3>艺术的表现手法——内容和艺术的结合达到高于自然。
<4>对内涵的探究和领悟——享受美好的事物,领略其中的趣
味。
现在,在了解怎样欣赏美术作品的步骤后,再来欣赏另一幅作品,《开国大典》是中国现代作品。
点击《开国大典》
由学生来讲述.分析,教师总结。
点击其他的画面,布置作业。
课本上的十幅作品,学生任挑选一幅,书面形式把欣赏作品的感受写下来。
插入开国大典和最后的晚餐两幅作品
相关内容:《最后的晚餐》
这幅画的故事取材于圣经《新约.马太福音》第二十六章,这个题材曾多次被画过。
传说耶稣有12个门徒,其中有叫犹大,此人阴险狡诈,心怀鬼胎。
当他知道犹太法拉里赛人在寻找耶酥时,就去找犹太人的祭司长,问:“如果我把耶酥交给你们,能得多少钱?”那祭司长给了他30块银币,此后,犹大就开始寻找机会出卖耶酥。
耶酥预知犹大的阴谋,在逾越节的晚餐上,他对12个门徒平静地说:“我实在告诉你们,你们中间有一个人要出卖我。
”达.芬奇所画的,就是耶酥说出这句话后的一瞬间餐桌上的情景,与很多同题材的作品相比较,达.芬奇抓住了这个最有戏剧性的时刻人物思想感情表现最强烈的时刻。
这幅画的构图是极出色的,耶酥坐在正中,在一张长桌前面,门徒们六个人坐在耶酥的左侧,另六个人坐在耶酥的右侧;而每一侧又分成两小组各有三人。
耶酥在全部人物中占着最重要,最明显的地位,第一因为他坐在正中处于天花板与左右面墙形成的两条平行透视线的焦点上;第二因为他两旁都有空隙;第三因为他的背后正对着一扇大开着的门或窗;第四因为耶酥微圆的双目以及放在桌子上平静的手,与其他人物的激动,形成了极为显著的对照:门徒们几乎都望着他,他却不望任何人,他完全沉浸在一种内省,自制,沉思的状态之中,那12个门徒虽然分坐两侧,但却并无呆板,单调之感,这是因为画家在每一侧的六个人中间用手臂的安放与姿态动作的起落,呼应,组成了互相连带,富于变化的关系.
画家在塑造众多人物形象时,力求突出各自相异的性格。
耶稣右侧第一个是圣徒约翰,是最年轻最优秀,为耶稣最爱。
第二个便是犹大,他心虚的
望着耶稣,想猜测耶稣隐秘的思想;同时他又不安、恐怖、怀疑,手里紧紧抓着钱袋………。
据说,在创造这幅画时,绝大多数门徒都可以在现实生活中找到模特儿,惟独犹大这个形象找不到适合的形象。
画家这几天都无法动笔,百思难解,正在这时,寺院院长前来警告画家:再拖延交画期限就要扣去酬金。
画家回过头来看着院长突然像发现了什么:“如果我实在找不到犹大的模特儿,就用你的头。
”最后果然如此,因为当时院长确实现出了与犹大相似的神态:刻薄、贪婪。
作品《开国大典》
画家在绘制《开国大典》作品之前,首先要有精巧的构思,《开国大典》的主题是历史性的、重大的、震人心魂的。
究竟选取什么样的人物与瞬间来表现这一划时代的主题呢?画家可以选取正面地用全景式的恢宏来画面,当然也可以通过侧面的描绘,选取生活小景以小见大,以一当十地予以表现。
现在,画家采用了前者,撷取了1949年10月1日这一纪念性的时刻来表现毛泽东站在天安门城楼上宣布中华人民共和国成立的瞬间。
在这个历史性的瞬间,以国家众领导人组成了画面的中心,而在这组人物中,又突出了毛泽东,城楼下那如海的红旗、红柱、红灯、蓝天、白云的北京,领袖人物栩栩如生,场面壮丽而宏伟,传达了“大典”这一主题。
为了展示这个主题,画家首先要安排的是构图:众多的领导人物如何安排?毛泽东站在众人之中的什么位置最为突出?从哪个角度去展现最为合适?领导人中与群众怎么呼应?这一切都是构图的任务。
在这幅作品中,作家所取的是在天安门城楼上西南方位的视角。
这样,就能使以毛泽东为首的党和国家领导人物处在画面的中心位置,而群众则处于画面右下部位,呈远景表现,从而可以战士成千上万的群众的宏大气势。
这种全景式的画面构图,不仅生动、全面地展示了那庄严的历史瞬间,又对揭示主题起了至关重要的作用。
在决定了构图之后,就是对人物与环境的关系处理了,人物要刻画得栩栩如生,细腻而富有个性,生态与体态要有变化,人物的体形高低要错落有致、富有节奏变化、富有韵律感,这也需要在构图时缜密地考虑周全,并作出细致的安排。
当这一切“胸有成竹”之后,便要借助线条勾画出来。
没有
线条便无法表现形体的轮廓,但仅有线条还不能完全表现形体,因为人与物,不但具有轮廓,还要有颜色。
因此色彩也是造型的要素之一。
在绘画中,尤其是油画创作中,色彩主要有两大作用:一是表现画中的形体,二是渲染氛围。
在《开国大典》中,红色的旗帜、宫灯、立柱等造成了热烈喜庆的气氛。
而湛蓝的天空、淡淡的白云在红色物体的映衬下,使画面形成明朗、朝气、充满生机的感觉。
画面的颜色和构图,交织成温暖、明亮、炽热的色彩交响诗,从而展示了这个盛大的节日气氛。
设想一下,如果这个场面用其他色调来表现,那么节日的快乐、场面的壮丽宏伟,还能如此鲜明地传达出来吗?
绘画中光线的处理、透视法则、虚实关系的运用,通过对物体与人物之间安排而形成的节奏感等等这都是重要的表现手段。
我们知道,光是赋予物体活力的重要条件,一个具有色彩的人与物,在不同光线的映照下,会形成不同的形态。
例如一棵树,在夜色中呈暗灰色,在清晨尤其是雾天里则呈淡青色,在夕阳下又会变得浓郁而苍绿。
所以在绘画中选取光的射角与光彩变化,乃是塑造形态的重要手段。
色彩是借助于光线处理,才富有活力,富有生命感和真实感。
在《开国大典》中,天安门上的主要人物,有的处在光线照耀下的亮部,有的处在阴影部,这样就显示出人物间的纵深和主次;而城楼下千万个群众都处在阳光下,因为是远景部分,画家便采取概括的处理方法,不去着意于明暗的变化,而是用明亮的大色块,构成了有装饰趣味的整体效果。
在绘画中,透视法的运用与虚实、节奏的处理也是至关重要的。
这里需要提及的是,在夕西洋画中,透视法就是“焦点透视”。
应该说西洋画中的透视法则很符合现代科学原理,这可以用摄影得到充分验证。
而在传统的中国画中,采取的是“散点透视”法,这种透视构成,采用一定的虚拟处理,中国画传统绘画中描绘的场面与用照相机所摄下的场面有着极大的区别。
这里,散点透视虽不能客观地展示对象,但却给了画家极大的表现自由,使画家的想象与表现的空间,得以极大的拓展,并使画作更易取得装饰趣味。