西方美术史论文
- 格式:doc
- 大小:5.58 MB
- 文档页数:8
对史前美术的认识以前,我总感觉到美术离我是那么的遥远,我对于美术的认识几乎为零。
比如,看到梵高的《向日葵》,我实在看不出它有什么特别的,因此别人常常笑我没艺术细胞。
我高中学理科,很少接触艺术;现在我修的是工科专业,又很少接触艺术。
为了弥补自己对艺术认识的缺陷,我特意选修了“西方美术史”这门课。
课上,谢老师给我们详细地介绍了不同历史时期的西方艺术。
按时间先后顺序有史前美术,其代表作是法国的拉斯科洞窟壁画、西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画以及沃尔道夫的维纳斯;古代美术,其代表作是埃及金字塔、掷铁饼者、米洛斯的维纳斯;中世纪美术,其代表作是拜占庭式建筑、哥特式建筑;文艺复兴美术,其代表作是达·芬奇的作品《蒙娜丽莎》、《最后的晚餐》;十七世纪美术,其代表作是委拉斯开兹的作品《宫娥》,出现了巴洛克艺术;十八世纪美术,其代表作是《希阿岛的屠杀》和《自由领导着人们》,出现了浪漫主义艺术;十九世纪美术,其代表作是库尔贝的作品《画室》,出现了印象派艺术;二十世纪至今的美术,许多艺术活动已经超出了美术的范围。
学了这么多,下面我谈谈我对史前美术的认识。
史前美术又称“原始美术”,西方人最早的美术作品产生于旧石器时代晚期,即距今3万到1万多年之间。
最杰出的原始绘画作品,发现于法国南部和西班牙北部地区的几十处洞窟中,其中最著名的是法国的拉斯科洞窟壁画和西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画。
所绘形象皆为动物,手法写实,形象生动。
拉斯科洞窟壁画,由1.7万年前的原始人涂抹在法国西南部多尔多涅省附近“拉斯科”岩洞内壁上,是旧石器时期岩画的代表之一,在美术史上占有重要地位。
1940年,多尔多涅乡村的四个儿童带着狗在追捉野,突然野兔不见了,紧追的狗也不见了,孩子们这才发现兔和狗跑进一个山洞,他们带着电筒和绳索也进入洞里,结果发现一个原始人庞大的画廊,这就是拉斯科洞窟壁画,被誉为“史前的卢佛宫”。
拉斯科洞窟因石灰岩缝隙水流的侵透,在地质年代的第三纪形成大型的岩洞。
重庆大学外国美术史与名作鉴赏论文学生:胡睿学号:********指导教师:***专业:建筑环境与能源利用工程2013年10月摘要艺术是时代的镜子。
艺术品能反映出时代的思想、潮流和生活形态的改变,因而每一个时代的艺术品都与其他时代有所不同。
重大的历史变动往往意味着重大的潮流改变。
艺术囊括了物质世界和精神世界的各个方面,在这篇论文里将概述西方美术史,并对古代的宏伟建筑以及近现代的美术稍作分析。
关键词:西方美术史,印象派,后印象主义,表现主义。
目录1 古代的灿烂文明 (3)1.1始祖之壁 (3)1.1.1旧石器时代——阿尔塔米拉岩画 (3)1.1.2新石器时代——巨石阵 (3)1.2文明之火 (3)1.2.1古埃及 (3)1.2.2近东——美索不达米亚 (3)1.2.3爱琴海——希腊艺术 (4)1.3罗马之盛 (4)1.4宗教之源 (4)2文艺复兴的荣光 (5)2.1人性之醒 (5)2.2皇权之光 (5)2.3浪漫之风 (5)3科学的浮光掠影 (6)3.1科学之种 (6)3.1.1写实主义 (6)3.1.2印象派 (7)3.1.3后印象主义 (9)3.1.4象征主义 (9)3.1.5表现主义 (10)3.2现实之外 (11)参考文献 (11)1 古代的灿烂文明400万年前,人类站了起来。
而在那之后200万年,人类才有工具遗留。
这个人类开始把石块变成适当的形状作不同用途的旧石器时代。
1.1始祖之壁1.1.1旧石器时代——阿尔塔米拉岩画1869年一次意外的探险,一个想摆脱名利的侯爵和他四岁的女儿共同发现了旧石器时代克鲁马农人留下来的岩画。
阿尔塔米拉岩洞有超过150幅壁画,多数是简单的风景图和动物画。
颜料主要以矿物质、炭灰、动物血和土壤为主,掺有动物油脂。
颜色以红、黑、紫为主,色彩十分浓重。
这些岩画大约是为祭祀用。
这些画家兼职猎人,他们所绘动物与他们息息相关,比如许许多多牛的图案。
他们可能是觉得把动物的灵活与力量反映在墙上,可以夺取动物的灵魂或是力量,易于部落捕猎的行动。
西方美术史结业论文主题:偶遇《黄色基督》邂逅保罗高更摘要:一个学期的美术之旅即将结束,通过课上老师的介绍和课后的资料查找,让我对西方美术长廊里那些栩栩如生的雕塑和五彩斑斓的画卷有了浓厚的兴趣。
而我最喜欢的是十七世纪荷兰最重要的风景诗人雷斯达尔。
他的风景画给人一种浑厚的力量,雄伟的气势,闪烁的光影,让我深深着迷。
关键词:黄色基督→保罗·高更→后映像派→后映像派三杰一个学期的美术之旅即将结束,通过课上老师的介绍讲解和自己课后的资料查找搜集,让我对西方美术长廊里那些栩栩如生的雕塑和五彩斑斓的画卷有了浓厚的兴趣。
我们从古希腊、古罗马的美术讲到了文艺复兴时期,直至欧洲十九世纪的美术,不仅有米隆的《掷铁饼者》、多纳太罗的《大卫》,还有米开朗琪罗的《哀悼基督》、伦勃朗的《夜巡》、荷加斯的《伯爵夫人之死》…但是给我影响最深的不是广为人知的《最后的晚餐》,也不是价值连城的《维纳斯的诞生》,也不是那神秘的《蒙娜丽莎》而是那充满历史文化底蕴而富有传奇色彩的后映像派别名画尤其是从邂逅《黄色基督》开始。
或许它们不是最伟大的作品,但总能显示出一种浑厚的力量,雄伟的气势,闪烁的光影,让我深深着迷,倘佯在后印象派的美丽长河之中,让我们一起来走进这个传奇的世界。
一 .邂逅《黄色基督》故事那是一个连阳光也显得懒懒的下午,或许因为一天的学习让人感到有些疲倦,又或许是有一个令我怦然心动的事物出现的原因。
懒懒的趴在桌子上看着老师的课件一页一页的翻过。
直到出现,浓重的色彩、大胆的轮廓线以及简约的造型一下子吸引了我的眼球。
简介油画《黄色基督》,以其平铺的块面、浓重的色彩、大胆的轮廓线以及简约的造型,反映出高更“综合主义”绘画的风格特点。
整个画面被前景的人物、十字架的垂直立柱以及顶端的水平横木所支撑。
田野、天空及十字架的道道条状的形,与妇女及树木图像圆转起伏的曲线,产生鲜明对比;那平直延展的形,与圆曲封闭的形,形成强烈的对照。
所有物象都统一于一种明快而简约的图形中。
文艺复兴时期中西艺术的差异——以中国山水画与西方风景画为例文艺复兴以后,西方艺术发展进入新阶段,与同时期的中国艺术形成了许多差异,以该时期的中国山水画与西方风景画为例,二者虽然都是对自然的描绘,但在空间处理、写景的系统、是写实还是写意等方面二者都存在差异。
在空间处理方面,文艺复兴时期透视法的发明,使西方画家能在平面上更真实的展现三度空间,最求画面的真实性,而透视法的出现离不开文艺复兴时期科学技术的进步。
而同时期处在明朝的中国山水画在空间处理中采取了“三远”的表现方式,既高远、深远、平远,也就是指仰视、俯视和平视,所以中国山水画是在运动中观察的自然,从多角度看而不同,不受视点的约束。
从空间处理方面中我们就可以看出文艺复兴时期中国山水画和西方风景画中的一个大不同,就是对写实和写意的侧重点不同。
明朝中国山水画继承了中国传统山水画,对景的描绘是画家主观感情和意识出发描绘的自然,寄托着作者的精神和气韵,对自然的描述追求的更多是神似,而不是形似,但也不是完全抛弃形似,只是不用特别拘泥于形似。
而西方的风景画注重风景的真实性,在总体上对风景的描述都是偏向形似,但也不是代表其风景画没有写意的部分,只是在这个时期中对景的绘画依旧注重完全的复刻和比例的合理性。
而从中我们便也可以看出该时期中国艺术体系属于写意体系,西方艺术体系属于写实体系。
在重视程度上,文艺复兴时期的西方风景画并没有形成一个独立的体系,他们更多是在宗教的主题下的风景,该时期更多的依旧是人物画。
这与欧洲画注重人物画的历史有关,文艺复兴重视人的价值,风景只是人物的从属,往往画家们更多学习到的是描绘人物的技能。
而明朝时期的山水画在画坛上地位较高,较为成熟,有独立的系统,在中国传统中讲究人与自然的和谐共处,山水和人是共同重要的,而在中国传统封建社会中文人的抑郁不得志使其往往寄情与山水之中,这些都使山水画在中国成为体系,有较为重要的地位。
从文艺复兴时期中国山水画和西方风景画中的差异可以看出,该时期中国艺术是属于写意的艺术,而西方艺术是属于写实的艺术;该时期中国艺术中人与自然往往是和谐共处的,而西方艺术重视人的地位。
西方美术欣赏鉴赏相关论文西方美术欣赏是高校美术专业的重要课程,对于提高学生的综合素质发展创造力有着重要的意义。
下面是店铺为大家整理的西方美术欣赏相关论文,供大家参考。
西方美术欣赏相关论文篇一:《试论中西方美术的融合与当代工艺美术》工艺美术的创作初衷是对艺术的感悟,基本点在于美,这一点与传统艺术(包括绘画)的出发点是一样的。
无论什么形态的美,它必定是包括着人们美好的愿望。
形态的多样性使工艺品更具广泛的市场与发展空间,艺术的创造来源于生活的各个角落,任何东西都有可能成为一件艺术品。
用艺术的眼光来创造工艺品,是人们物质生活和精神生活提高的表现,也是人们喜爱艺术的愿望,艺术对于社会、对于人的成长起着非常重要的作用,体现了人们的精神面貌。
在西方美术中,注重绘画材料与工具的多样性及绘画材料与写实观念的紧密结合,体现了它的科学性。
强调对客观事物的真实再现,描绘自然界中一切事物的真实情况。
严谨的比例,光线的变化,空间以及色彩的表现。
通过绘画的过程找寻事物的特征并逐步进行科学的研究,形成完整的,科学的绘画语言,创造真实的“理想之美”。
“艺术的使命在于用感性的艺术形象的形式去真实”(黑格尔《美学》)。
中国美术早期则深受儒家、道家文化的影响。
“礼之用,和为贵。
先王之道,斯为美;小大由之。
有所不行,知和而和,不以礼节之,亦不可行也”(《论语·学而》),“淡然无极而众美从之”(《庄子·养生主》),强调抒发主观意志,以主观的思想来控制情感,从美好的一方面来净化内心世界。
塑造理想的人格,从而达到人与社会,人与自然的和谐之美。
通过所要描绘的具体对象表达自己内心感受,以咏物来寓志,借景抒情,形成中国美术特有的“意境”。
讲求“气韵生动”,不求形似但求“传神”,(明·徐渭)“须得书意,转深点画之间皆有意”(东晋·王羲之),把主观的情感和客观的景物相融合,通过画面上的“物”与“意”即“书”成为一个整体,形成“诗、书、画”一体的特有表现形式。
简论古代罗马与古代希腊的美术关系摘要:在选修外国美术简史这门课程之前,我对西方的美术了解可以用空白形容,一方面是由于自身在高中时期没有给予足够的重视,另一方面是由于高考的指向性,使得我忽略了自身的艺术修养的重要性。
然而,进入大学之后,由于我专业是机械类的关系,我开始慢慢发现,其实机械类中艺术性也是不可少的,最简单的证明就是苹果公司乔布斯先生,在我看来,正是因为他的产品创新性,科技性和艺术性并存才会使得苹果公司逐渐壮大并最终获得成功。
在这一学期,我选修了外国美术简史这门选修课,希望能够补充这一方面的知识,并希望能对自己的专业学习有所帮助。
关键词:西方美术史古罗马古希腊首先,我认为对西方美术史的发展了解是必不可少的。
最初是史前时代。
进入奴隶社会,那些文明古国谱写了人类美术史的辉煌篇章,美索不达米亚(即幼发拉底河和底格里斯河之间的地区,又称两河流域),古埃及的庞大金字塔建筑,古希腊的自由民主创造了具有民主思想的建筑、雕刻和绘画作品,古罗马美术继承着古希腊的传统。
封建社会时代、欧洲文艺复兴时期。
17世纪在欧洲出现了巴洛克美术,18世纪时期18世纪罗可可风格在法国兴起,19世纪时期19世纪中期是现实主义美术蓬勃兴旺的时期。
19世纪后期在法国产生了印象派。
直到如今,西方的美术还在不停的发展着。
西方美术在它发展的历程中,珍品无数,在论文中不能尽述,就简略了解一下在西方美术发展中地位举足轻重的古代希腊和罗马艺术吧。
在西方美术史浩如烟海的典籍里,最常看到的词汇就是“希腊与罗马”和“回归与复兴”。
根据史事记载,在公元8~9世纪加洛林王朝的“文艺复兴”,表现出的就是对古代世界的一次有意识的回归。
它以一系列语言、文字、法令以及宗教生活的改革而开始;不过查理曼大帝想要复兴的仅仅是罗马世界。
这位由教皇加冕的罗马皇帝是以保存、复兴罗马早起基督教经典教义为宗旨,时间的范围也仅限于宫廷艺术。
事情到了15世纪才真正出现转机。
现实世界的崩溃(1453年君士坦丁堡的陷落)让人们在古代世界遗留下的文献手稿中“重新发现”了希腊和罗马。
大家好!今天,我非常荣幸能站在这里,与大家共同探讨西方美术现代史这一充满魅力与变革的领域。
西方美术现代史,是一部记录了人类艺术精神追求和审美观念变迁的壮丽篇章。
在这段历史长河中,无数艺术家以独特的视角和手法,为我们展现了人类情感的丰富与深邃。
下面,我将带领大家穿越时空,共同领略西方美术现代史的辉煌。
一、导言西方美术现代史起源于19世纪末,直至20世纪末。
这一时期,西方社会经历了巨大的变革,从封建社会向资本主义社会过渡,政治、经济、文化、科技等领域都发生了翻天覆地的变化。
在这种背景下,美术领域也呈现出多元化的趋势,涌现出一大批具有时代精神的艺术家和作品。
今天,我们将从以下几个方面来探讨西方美术现代史。
二、西方美术现代史的主要阶段1. 现代美术的萌芽(19世纪末)19世纪末,西方美术进入了一个多元化的时期。
这个时期,艺术家们开始追求个性解放,强调艺术与生活的联系。
其中,印象派、后印象派等流派应运而生。
2. 现代美术的成熟(20世纪初)20世纪初,西方美术进入了一个成熟阶段。
这个时期,各种美术流派如雨后春笋般涌现,如野兽派、立体派、抽象派等。
这些流派在形式、手法、观念等方面都进行了大胆的创新,为西方美术现代史增添了丰富的色彩。
3. 现代美术的多元化(20世纪中叶)20世纪中叶,西方美术进入了一个多元化的时期。
这个时期,各种美术流派相互交融,形成了独特的艺术风格。
如波普艺术、观念艺术、装置艺术等。
4. 现代美术的反思(20世纪末)20世纪末,西方美术进入了一个反思阶段。
这个时期,艺术家们开始关注人类生存状态、环境保护等问题,从而引发了关于艺术与社会的深入思考。
三、西方美术现代史的代表人物及作品1. 印象派印象派是19世纪末法国美术的一个重要流派。
代表人物有莫奈、雷诺阿、德加等。
他们的作品强调光影、色彩和动感,追求画面效果的逼真和生动。
2. 后印象派后印象派是印象派之后的美术流派,代表人物有梵高、高更、塞尚等。
通过这四个星期的学习,使我更深的了解了西方美术的博大精深,感受到国外众多画家流派的风格,我深刻地感觉到,不能以好看不好看来评价画的好与坏,要深刻地了解当时的社会背景和画家们的思想境界才可能对某个画家作出正确的判断。
首先西方美术在经历了较长时间的原始美术之后逐渐发展,接下来的中世纪美术由于受到基督教的制约,开始不注重客观世界的真实描写,而强调所谓精神世界的表现,具有了浓厚的宗教色彩。
这一时期建筑艺术高度发展,拜占庭教堂、罗马式教堂和哥特式教堂是主要的成就。
十七世纪在欧洲出现了巴洛克美术,发源于意大利,主要是追求激情和运动感的表现,强调华丽绚烂的装饰性。
十八世纪洛可可风格在法国兴起,其特点是追求华丽纤巧和精致。
期间随着法国资产阶级大革命的到来,先后出现了新古典主义艺术运动和浪漫主义画派。
德拉克洛瓦和席里柯都是杰出的代表人物。
十九世纪是现实主义美术蓬勃发展的时期,期间的大量作品或深刻反映了当时的社会矛盾或歌颂人民的辛勤劳动。
十九世纪后期在法国产生了印象派,受到现代光学和色彩的启示,注重在绘画中表现光的效果。
二十世纪以来,现代美术呈现出流派迭起,千姿百态的局面。
在如此多的流派时期的作品与画家当中,印象派给我的感觉最深刻也最独特。
德彪西尝试以音乐捕捉事物的印象或情绪,在他的音乐中,色彩、音色与节奏的重要性绝对不亚于和声与旋律。
这种特点跟印象派美术非常相似,印象派画家就是注重表现绘画中光与影的变化。
莫奈的《日出印象》给人静谧,朦胧,深邃,富有韵律,富有节奏的。
一种素描的风格,一种诗的意境。
观看日出给我们带来了人生感慨,而对艺术家是好的表现题材。
红日冉冉上升,阳光由柔而强,一个个连续的变化的瞬间组成了动态的画面,莫奈用“零乱”的笔触来展示雾气交融的景象,画面的物体比较模糊,给人以一瞬间的感受,而印象派绘画的最重要的特点之一,就是捕捉动态大自然的一瞬间,把它定格,将它用绘画的方式表现出来,莫奈把理想化的主题排斥在绘画目的之外,他为着运用色彩去作画。
美术文献读书笔记对艺术再次认识摘要:现实主义作为绘画的一种艺术思想,具有独特的审美意义和价值。
它以弘扬真、善、美为艺术使命,与时代紧密相连,体现出浓厚的人文内涵和民族艺术风格特征。
现实主义作为艺术创作中的重要方法,是我国多种艺术形式的有机组成部分。
主要是对西方艺术的了解和以及心得。
关键词:现实主义油画艺术审美拓展现实主义作为一种艺术形式,它的基本原则是,强调艺术反映现实社会生活,关注现实人生、社会和自然,认为艺术是对现实的一种审美认识和再现,是对社会生活形象的、真实的、典型的审美认识,并利用恰当的造型手段将这种审美认识所形成的审美意象、审美情感和审美评价表现出来。
现实主义主张艺术要真实地反映客观世界的现实本质和历史本质,真诚地表现艺术主观世界的审美情感和审美理想。
作为流派和运动的现实主义油画艺术,是从西方产生和发展而来。
在西方美术史上,主要指库尔贝、杜米埃、米勒以及巴比松风景画家的艺术创作,历史(咱们上课时的教科书)上的卡拉瓦乔、伦勃朗、维米尔、夏尔丹、列宾、谢洛夫、怀斯以及当代英国王家弗洛依德的绘画都可归为现实主义艺术。
一般来说,只要真实表现和反映一个时代的精神面貌,我们都可称之为现实主义艺术。
中西文化各有侧重,但中西艺术追求真善美的理想是一致的,由此,油画才有“汇中融西”表现的可能性。
在创作实践上,现实主义艺术家重视生活实践和艺术实践,在实践中寻找美、发现美、认识美和表现美,同时,他们不回避丑,对现实中丑恶的现象敢于正视,从而揭示生活的本质和历史的必然。
现实主义艺术是从现实世界而不是从空想世界中获取它的内容和形式。
在表现手法上,现实主义艺术一般采用写实的方法,注重细节的真实,并通过典型化的手段,揭示社会生活的真理,体现艺术家的思想感情和个性特征,达到艺术之美。
因此,现实主义艺术作品是真、善、美三位一体的高度统一。
现实主义的基本特征是以具有审美价值的艺术语言,真实地再现客观现实生活,反映画家从社会生活实践出发对生活的认识活动。
浅读达利作品“记忆的永恒”杨艳(湖南城市学院建筑与城市规划学院0801404班24号)摘要:达利的早期油画作品“记忆的永恒”中, 柔软的钟表是对时间消解和质疑,聚集的蚂蚁显现为生命力的躁动。
通过这些象征性形象来诠释着他的潜意识梦境, 钟表和蚂蚁都不是它的自身, 而被达利赋予了特殊的涵义。
本文通过对其作品的解读, 揭示出这些烙有达利独特印记的形象所具有的独特意义和美学内涵。
关键词:软表;时间;欲望;幻象解读达利的超现实主义创作,感受达利内心世界中激烈的斗争,从作者经历、时代背景、画的内涵。
风格特点等方面剖析达利对人的意识世界的洞幽察心理分析和表达能力,深入认识理解达利通过精妙的写实语汇和永不枯竭的想象力的结合,创作出一种迥异于现实世界的,完全不同于他人的专属于达利的艺术世界。
1 整体解读油画“记忆的永恒”创作于1931 年, 典型地体现了达利早期的超现实主义风格。
画面由海市蜃楼般的远景和四块钟表构成的近景组成,整幅作品制造了狂烈的视觉幻象, 并给欣赏者产生了强烈的震惊。
远景: 湛蓝、淡黄与亮白色相间的天空衬托褐色、棕色的低矮山脉; 山脉纹理清晰有力,天空宽阔却不高远, 刺目、迷离又带压抑。
整个远景似天空映照山脉,又似海洋把山脉生成,仿佛虚无迷幻的海市蜃楼。
深褐色的地平线不仅将作品分为近景和远景,而且占三分之二画面的深褐色将作品带入了深褐色营造的滞重和苍凉。
然而这片苍凉生成着令人吃惊的景象:灰色的折断了的枯枝生长在褐色的石台上,一块浅灰色的软表软软地从唯一的细枝上耷拉下来,低垂而又哀伤。
它似乎要唤醒斜下方白色的软体动物, 第二块浅灰色软表如同马鞍一般斜跨在这白色的软体上。
这白色的半遮掩着的隐约可辨的似乎是人体,她躺卧在浓重的阴影中,无力、衰弱和颓败。
软体的左侧是支撑着枯枝的石台,一块镶着金属边框的灰色软表一半儿贴着石台,一半儿沿着石台的边缘漫不经心地垂落着。
它正对着一块平摆着的红色钟表。
红色, 整幅作品唯一的暖色; 钟表, 整幅作品中唯一没有软化保持常态的钟表。
1、法国的拉斯科洞窟:特点:1)画家用粗壮简练的黑线勾画出轮廊。
2)用红、褐、黑色渲染出动物的体积和结构。
3)气势雄壮,富有动感,充满粗犷的原始气息和野性的生命力。
2、西班牙的阿尔塔米拉洞窟:特点:1)壁画轮廓线比较细,有明暗、粗细浓淡变化。
2)与色彩渲染结合紧密,表现动物身体的结构。
3)明暗起伏更为丰富,富有感情色彩。
3、拉文特岩画:特点:1)表现人类狩猎活动的情节性绘画。
2)以人物、动物的运动和速度为特点,把运动中的形象加以拉长和夸张动作,强调动势。
3)狩猎场面紧张活力。
构图具有浓厚的情节性和生活气息,但忽略细节刻画,用色单纯。
4、巴比伦美术:著名的汉漠拉比法典:法典刻在黑色的玄岩石碑上,上部为浮雕,下部为文字。
5、古代埃及美术特色:1)埃及艺术是为法老和少数贵族服务的,歌颂王权,强调国家的政权和等级制度。
2)宗教对埃及艺术产生影响,艺术是为死者服务的,埃及艺术称为“来世的艺术”。
3)埃及艺术的形式,是壮丽、宏伟、明确、稳定,有严格的规范,又具有写实基础上的美化。
6、金字塔建筑艺术特色:1)金字塔是古王国法老的陵墓。
2)金字塔具有庞大的体积和重量,给人以精神上的压力。
3)金字塔外观匀称、稳定。
它象征了法老的威严和地位,说明了埃及人顽强的意志力。
7、古埃及雕刻程式有:1)姿势必须保持直立,双臂紧靠躯体,正面直对观众:2)根据人物地位的尊卑决定比例的大小:3)人物着重刻画头部,其他部位非常简略;4)面部轮廓写实,又有理想化修饰,表情庄严,感情表现很少;5)雕像着色,眼睛描黑,有的眼睛用水晶、石英等材料镶嵌,以达到逼真的效果。
8、古埃及浮雕和壁画的特点:1)正面律,表现人物头部为正侧面,眼为正面,肩为正面,腰部以下为正侧面;2)横带状排列结构,用水平线划分画面;3)根据人物尊卑安排比例大小和构图位置;4)填充法,画面充实,不留空白;5)固定的色彩程式,男子皮肤多为褐色,女子多为浅褐色和淡黄色,头发为蓝黑色,眼圈为黑色。
题目:西方美术史与拉奥孔班级: 07级展示班姓名:王彪学号: 70504211208授课教师:单海澜关键词:西方美术史艺术古希腊雕塑内容摘要:一个涉足美术领域的人就必须学习美术史,尤其是西方美术史。
翻开西方美术史册,艺术瑰宝琳琅满目,那些都是艺术的精华,是无可替代的财富。
在学习西方艺术设计史时,我对古希腊的雕塑情有独钟。
《拉奥孔群像》我认为它是精品中的精品,因为它将人的痛苦表现的淋漓尽致,从它我们看到人痛苦时的三种表情——恐惧、可怜与担心。
正文:不管我们是从事绘画工作,还是涉足设计领域,我觉得对于美术史的学习是非常有必要的。
就像我们给一个人画肖像一样,首先我们必须了解被画对象,对他外形的认识以及对其内心和性格特点的了解,根据对象提供的信息,再采取相应的手法进行表现,这样我们的作品才能超出对象却又不会脱离对象,才有可能成为艺术作品。
翻开艺术史册,记载的各类优秀艺术作品琳琅满目,数不胜数,这都是无可替代的财富。
不管我们从事绘画或者设计我们都可以通过学习美术史,借鉴人类的优秀之处,站在前人的肩膀上走向更高的地方!这也是我们想在美术行业里取得成功的最好方法和最为便捷的道路。
通过选修课8个周时间对西方美术史的学习,我对西方美术史也有了初步的认识和了解。
下面,我就试着来谈谈我认识中的西方美术史。
整个美术史的发展就像一条奔腾不息的河流,按照时间、空间大致可分为六个阶段,第一个阶段:原始、古代和中世纪美术。
这个阶段包括原始美术、古代两河流域美术、古代埃及美术、古代希腊美术、古代罗马美术、中世纪美术等;第二个阶段:文艺复兴时期的美术,包括发端时期与早期、文艺复兴盛期、文艺复兴时期尼德兰美术、文艺复兴时期德国美术、文艺复兴时期法国美术、文艺复兴时期西班牙美术、西方铜版画史话等;第三个阶段:17至18世纪美术(上),主要讲17至18世纪意大利美术和17至18实际荷兰、佛兰德斯美术;第四阶段:17至18世纪美术(下),主要讲17至18世纪西班牙美术、法国美术、英国、德国美术以及西方铜版画史画;第五阶段:19世纪至20世纪美术(上),主要讲述法国美术以及东欧诸国美术;第六阶段:19至20世纪美术(下),主要讲到俄罗斯美术和西方现代美术。
东西方美术鉴赏美术鉴赏课马上就要结束了,通过对这门课的学习,我收获了许多东西。
通过学习这门课,我了解到西方美术和我们中国美术一样也有悠久的历史,也有辉煌的成就,也有令人叹为观止的优秀在作品。
西方文化是一种外向型文化,始终在努力地表现着人性。
虽经历了中世纪神学的束缚,但因文艺复兴人文主义的兴起,人之本欲又得到张扬,一直到近现代西方美术仍然以表现人性为主。
这其中诞生了像拉斐尔、达•芬奇、米开朗基罗、毕加索等伟大的画家,也产生了像达芬奇的《蒙娜丽莎》、凡高的《自画像》西方古典艺术在文艺复兴时期当数达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔的成就最高。
他们的艺术成就达到了西方造型艺术继古希腊之后的第二次高峰,仅绘画而言,则达到了欧洲的第一次高峰。
其中尤以达·芬奇最为突出,恩格斯称他是巨人中的巨人。
在艺术创作方面,达·芬奇解决了造型艺术三个领域——建筑、雕刻、绘画中的重大课题:1、解决了纪念性中央圆屋顶建筑物设计和理想城市的规划问题;2、完成了15世纪以来雕刻家深感棘手的骑马纪念碑雕像的课题;3、解决了当时绘画中两个重要领域——纪念性壁画和祭坛画的问题。
达·芬奇的艺术作品不仅象镜子似的反映事物,而且还以思考指导创作,从自然界中观察和选择美的部分加以表现。
壁画《最后的晚餐》、祭坛画《岩间圣母》和肖像画《蒙娜丽莎》是他一生的三大杰作。
这三幅作品是达·芬奇为世界艺术宝库留下的珍品中的珍品,是欧洲艺术的拱顶之石。
达芬奇最为世人所熟悉的就是他绝高的绘画艺术,其最著名的作品有:《蒙娜丽莎》《最后的晚餐等。
《蒙娜丽莎》的绘制前后历时四年。
据说模特是佛罗伦萨人,刚刚丧婴,为解除她的痛苦并露出自然的微笑,莱奥纳多便请人来为她奏乐。
她的微笑是人们津津乐道的话题,有时似乎是很严肃有时又象很温柔;有时略含忧伤有时又显讥讽。
蒙娜丽莎的右手更被称为“美术史上最美的一只手”。
《最后的晚餐》绘制在格拉齐教堂圣餐厅的墙壁上。
西方美术史专题研究近几个世纪以来,西方美术一直以其多样性、创新性和独特性而闻名于世。
西方人的艺术创作深深地影响和改变了全球的艺术风格和审美标准。
本文将专题研究西方美术史,并探讨西方美术在不同历史时期的风格演变、主要艺术家及其作品,以及对世界艺术的深远影响。
西方美术的历史可以追溯到古希腊和罗马时代。
古希腊的艺术注重人体比例和理想化,表现了人的美和完美的追求。
雕塑、壁画和陶器是该时期的主要艺术形式,代表作品包括《米罗的维纳斯》和《荷马史诗》壁画。
罗马艺术在古希腊艺术的基础上进行了继承和发展,雕塑作品《大卫像》和《拉奥孔和乌迪那像》展现了罗马帝国的宏伟和力量。
中世纪是西方美术史中一个重要的时期。
基督教的占主导地位影响了艺术的表现形式。
在拜占庭艺术和罗马式艺术的影响下,高度象征性的宗教艺术成为主导。
壁画和花窗玻璃是该时期最著名的艺术形式。
而文艺复兴时期的到来彻底改变了西方美术的面貌。
文艺复兴时期的西方美术被视为艺术史上的一个黄金时代。
文艺复兴的核心思想是人文主义,重视人的理性和自由。
艺术家们追求真实主义和透视效果,并注重解剖学和光影运用。
达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔是该时期最具代表性的艺术家之一。
巴洛克艺术是17世纪末至18世纪初的西方美术的主要流派。
巴洛克艺术追求运动、感情和戏剧性,呈现出华丽的装饰和夸张的造型。
巴洛克艺术家卡拉瓦乔和贝尔尼尼的作品体现了这一艺术风格的完美呈现。
18世纪是古典主义艺术的时期。
受启蒙思想的影响,艺术家追求理性和平衡,并以古希腊和罗马艺术为模仿对象。
雅克·路易·大卫是这一时期最著名的艺术家之一,他的作品《马拉》和《卫斯理女王的举止教育》体现了古典主义艺术风格的精髓。
19世纪是浪漫主义艺术的时期。
浪漫主义艺术强调个人感受和情感表达,追求自然和幻想的结合。
印象派艺术家们通过捕捉光线和色彩的瞬间变化来表现自己的情感和印象。
莫奈、雷诺阿和德加是这一时期最著名的艺术家之一。
桑德罗·波提切利:形式之美与精神之美的统一苏莞琴景观一班100494 注意到波提切利是由于被他的名作——《春》所吸引。
远看这幅画,它色彩丰富却又和谐统一,近看时,画中人物恬静、安详而又略带由于的神情更是让人沉醉其中。
再看他其它的画作,发现这样的神情普遍存在于他的化作之中。
也许是因为文艺复兴时期理性的觉醒,人性的复苏,再经由他天才的发挥,便诞生出了这样一批不朽之作。
先从波提切利的生平说起。
他的出生于一个中产阶级家庭,原本学习手艺,之后才师从菲力浦·利皮学习绘画。
受雇于美第奇家族让他在政治上被保护,也使他有机会接触到佛罗伦萨的上流社会和文化名流,看到更加广阔的世界,也催生了他精雕细琢、富丽华美的艺术风格。
然而在美第奇家族被放逐之后,他追随宗教极端主义者萨沃纳罗拉,甚至烧毁自己的画作。
这也许造成了他最终在穷困潦倒中孤独辞世。
波提切利曾对达·芬奇说,画家可以通过把浸有颜料的海绵扔向画板来画风景,因此对景物的细致观察毫无意义。
波提切利没有像镜子一般再现自然,而是对之进行筛选和编辑,由此创造了一个更加完美的乌托邦。
他所注重的不是解剖学所分析出的,人的形体的表现。
波提切利比较注重线描。
他笔下诞生的人物比较平面化,而且人体的比例关系也于实际不同。
他画中的女性们比真实的人更加妩媚多姿,这得益于他的线条,以及他发源于心关于美的想象与表现。
与再现相比,波提切利更注重的是创造,这于文艺复兴时期人性的自觉有关。
同时,波提切利的匠心也让人折服。
不仅在《春》,众神的姿态可以引起人们无尽的联想,在他的其它画作中,波提切利的别具匠心也叫人叹为观止。
比如《诽谤》中,驴耳象征国王的昏庸,只听得进“无知”、“轻信”和“诽谤”对“无辜”的污蔑,华裳包裹着的是“背叛”、“虚伪”和“欺骗”(一说是“妒忌”和“仇恨”),而“真理”是一丝不挂的,显得朴素、自然,却只能无能为力地指向苍天。
这幅画寓意十分深刻。
它告诉人们,人间的一切罪恶都是用美丽的形象乔装打扮以欺骗人民的,统治者听信坏人之言,正直好人总是落难,而面对这一切,真理也是无能为力的,这就是社会现实。
西方美术鉴赏论文始终无法忘记初中时刚接触绘画,听老师讲起梵高,在美术书上看到他的向日葵,我说不出他的画那里好,但他的画就是让我着迷,如痴如醉。
我看了一遍又一遍,也许是他的热情感染了我,我希望我就是那朵向日葵,永远向着太阳。
后来慢慢的对梵高有了深入的了解,他生性善良,热爱生活,但在生活中屡遭挫折,艰辛倍尝。
他献身艺术,大胆创新,在广泛学习前辈画家伦勃朗等人的基础上,吸收印象派画家在色彩方面的经验,并受到东方艺术,特别是日本版画的影响,形成了自己独特的艺术风格,创作出许多洋溢着生活激情、富于人道主义精神的作品。
《向日葵》、《星夜》、《麦田群鸦》等代表作,大都是在他生命最后的六年中完成的,表现了他心中的苦闷、哀伤、同情和希望,透过这些作品,我可以看到一个更加真实的梵高,更加理解画家的精神和思想。
文森特•威廉•梵高,出生于荷兰赞德特镇一个新教牧师家庭。
24岁之前曾在海牙、伦敦、巴黎等地的古匹尔画店当店员,后来成为传教士,在比利时西南部的博里纳日矿区传教,由于同情和支持穷苦矿工的要求而被解职。
在度过了一段极度失望和贫困的生活后,他决定在艺术的探求中完成自我的解脱。
1880年以后,他到处求学,向比利时皇家美术学院求教,向荷兰风景画家安东•莫夫学画,但最后还是决定自学。
在1886年以前,他的作品还都处于探索的时期,代表作有《吃土豆的人》、《纺织工》等。
1886年梵高随他担任古匹尔画店高级职员的弟弟来到巴黎,结识了图鲁兹一劳特累克、高更、毕沙罗、修拉和塞尚,并参加印象主义画家们的集会,在色彩方面受到启发和熏陶。
1888年2月,他同高更结伴同行,到法国南部的阿尔写生作画,长达一年之久。
这是他艺术风格形成的最重要的时期,南国的强烈阳光和阳光照耀下的市镇、田野、花朵、河流、农舍和教堂,使他禁不住一遍又一遍地高喊:“明亮一些,再明亮一些!” 但后因两人意见不合,高更离去,梵高的精神也开始逐渐分裂。
梵高于1888年12月23日发病后,病情时好时坏,时重时轻,一次次住进医院。
第1篇一、引言西方美术史是人类文明发展的重要组成部分,它不仅反映了西方社会的文化变迁,也展现了人类对美的追求和艺术创造力的无限可能。
从史前洞穴壁画到现代艺术流派,西方美术史是一个丰富多彩、跌宕起伏的画卷。
本报告将简要回顾西方美术史的发展脉络,分析其主要特点,并对未来发展进行展望。
二、史前艺术与古典艺术1. 史前艺术西方美术史的开端可以追溯到史前时期。
这一时期的艺术以洞穴壁画、雕塑和装饰品为主。
洞穴壁画以法国拉斯科洞穴和西班牙阿尔塔米拉洞穴的壁画为代表,展现了原始人类对自然界的敬畏和对生活的热爱。
雕塑方面,维伦多尔夫的维纳斯雕像体现了原始人类对女性的崇拜。
2. 古典艺术古希腊和古罗马艺术是西方美术史上的重要阶段。
古希腊艺术注重形式美和比例和谐,代表作有《掷铁饼者》、《米洛斯的维纳斯》等。
古罗马艺术则注重写实和表现力,代表作有《拉奥孔》等。
三、中世纪艺术1. 拜占庭艺术拜占庭艺术以宗教题材为主,色彩丰富,线条流畅。
代表作品有《圣索菲亚大教堂》等。
2. 哥特式艺术哥特式艺术以建筑和雕塑为主,强调垂直线条和光线的运用。
代表作品有法国巴黎圣母院、英国科茨沃尔德教堂等。
四、文艺复兴时期文艺复兴时期是西方美术史上的一个重要阶段,艺术家们开始关注现实世界,追求人文主义精神。
1. 文艺复兴绘画文艺复兴绘画以透视法和光影效果为特点,代表画家有达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等。
他们的作品如《蒙娜丽莎》、《最后的晚餐》等成为西方美术史上的经典之作。
2. 文艺复兴雕塑文艺复兴雕塑以写实和表现力为特点,代表作品有米开朗基罗的《大卫》等。
五、巴洛克艺术与洛可可艺术1. 巴洛克艺术巴洛克艺术以动感、戏剧性和夸张为特点,代表画家有鲁本斯、伦勃朗等。
2. 洛可可艺术洛可可艺术以细腻、优雅和讽刺为特点,代表画家有弗拉戈纳尔、华托等。
六、18世纪与19世纪美术1. 新古典主义新古典主义以古希腊罗马艺术为典范,强调理性、秩序和典雅。
代表画家有大卫、安格尔等。
灵魂的翅膀——雅典卫城2009级中国画系中国画专业关佳姗【内容摘要】一个充满智慧的城市,它所凝聚的建筑精神及美学概念,深深影响了人类社会数千年,至今仍是唯一的标榜。
【关键词】艺术灵魂精神奇迹典范【论文正文】希腊雅典卫城修建于公元前5世纪,是世界新七大奇迹之一。
集古希腊建筑与雕刻艺术之大成。
帕提农神庙是卫城中的主要建筑物,全部由白色大理石砌成。
公元前5世纪,在一些经济发达的城邦里,从平民中产生了工商奴隶主。
他们代表着当时先进的生产方式。
他们联合了以小农和小手工业者为主体的平民群众,进一步战胜了经营农业的贵族奴隶主,建立了城邦范围内的自由民民主制度。
这时候奴隶制并没有普及到生产的多数领域,小自耕农经济与独立手工业是古典社会全盛时期的经济基础。
小农和小手工业者在这些城邦里获得更加多的政治权利。
公元前5世纪上半叶,希腊人以高昂的英雄主义精神在一场生死攸关的艰险战争中,打败了实行专制制度的波斯的侵略,进入了古典主义时期。
民主政治、经济和文化都达到了光辉的高峰。
希腊建筑也在这时结出了最完美的果实。
作为全希腊的盟主,雅典城邦在古雅典全盛期领土面积约1600k㎡。
卫城笼着几分神秘安详之美,让人不由得闭上眼睛,与之开展一番心灵的对话。
整个卫城最吸引人也最震撼人的正是这一份历经苦难战乱洗礼却留存下来的最平静的精神。
那一根根屹立千年的石柱,摸去粗糙坚硬,叩之锵然有声,无言无语,却自有灵魂在内里跳舞。
卫城坐落在雅典城中央一个不大的孤立的山冈上,山冈面积约为4平方千米,山顶石灰石裸露,大致平坦,高于四周平地70~80m。
东西长约280m,南北最宽处130m。
古代希腊城市具有战时市民避难之处的功能,是由坚固的防护墙壁拱卫着的山冈城市。
坚固的城墙筑在四周。
自然的山体使人们只能从西侧登上卫城。
高地东面、南面和北面都是悬崖绝壁,地形十分险峻。
公元前1500年,这里是王宫所在地,从公元前800年开始,人们在这里兴建神庙等祭祀用的建筑物,使之成为雅典宗教活动的中心,并且逐渐于高地下形成城市。
通过这学期的学习,使我更深的了解了西方美术的博大精深,感受到国外众多画家流派的风格,深刻地感觉到,不能以好看不好看来评价画的好与坏,要深刻地了解当时的社会背景和画家们的思想境界才可能对某个画家作出正确的判断。
西方美术在经历了较长时间的原始美术之后,逐渐发展了包括美索不达米亚、古埃及、古罗马、古希腊时期的美术,课上老师主要讲授了对古希腊和古罗马时期雕塑和绘画的鉴赏及区分。
雕塑师古希腊艺术的灵魂。
古希腊的雕塑家们对身体结构的认知,对神态的描摹以及对雕刻技术的运用,都达到了炉火纯青的境界。
另外古希腊雕塑具有很强的感染力,比如,雕塑《掷铁饼者》,最初见到这件艺术作品时,我还完全不知道什么是古希腊艺术,但当时依然给我很深的震撼作用,雕塑者给予了这件作品完美的线条,生动的神态,赋予了它神秘的神话色彩,让人一下就置身于这种豪迈的气势中。
而古罗马艺术在建筑上成就很高。
大型建筑物风格雄浑凝重,构图和谐统一,形式多样。
罗马人开拓了新的建筑艺术领域,丰富了建筑艺术手法。
接下来的中世纪美术由于受到基督教的制约,开始不注重客观世界的真实描写,而强调所谓精神世界的表现。
这一时期建筑艺术高度发展,拜占庭教堂、罗马式教堂和哥特式教堂是主要的成就。
十七世纪在欧洲出现了巴洛克美术,发源于意大利,主要是追求激情和运动感的表现,强调华丽绚烂的装饰性。
十八世纪洛可可风格在法国兴起,其特点是追求华丽纤巧和精致。
期间随着法国资产阶级大革命的到来,先后出现了新古典主义艺术运动和浪漫主义画派。
德拉克洛瓦和席里柯都是杰出的代表人物。
十九世纪是现实主义美术蓬勃发展的时期,期间的大量作品或深刻反映了当时的社会矛盾或歌颂人民的辛勤劳动。
十九世纪后期在法国产生了印象派,受到现代光学和色彩的启示,注重在绘画中表现光的效果。
二十世纪以来,现代美术呈现出流派迭起,千姿百态的局面。
莫奈是法国最重要的画家之一,印象派的理论和实践大部份都有他的推广。
莫奈擅长光与影的实验与表现技法。
他最重要的风格是改变了阴影和轮廓线的画法,在莫奈的画作中看不到非常明确的阴影,也看不到突显或平涂式的轮廓线。
除此之外,莫奈对于色彩的运用相当细腻,他用许多相同主题的画作来实验色彩与光完美的表达。
莫奈曾长期探索光色与空气的表现效果,常常在不同的时间和光线下,对同一对象作多幅的描绘,从自然的光色变幻中抒发瞬间的感觉。
“印象派”这个名称不是画家自己取的,1874年4月,几个青年艺术家在巴黎的一个摄影师的工作室举办了”无名画家、雕刻家和版画家协会”的展览,看展览的人很多,但对于这种新风格的绘画却难以接受。
因为莫奈展出了一幅名为《日出·印象》的作品,有一个杂志记者就把他们讽刺性地称为”印象派”。
印象派画家并没有一个组织或团体,也不是想发起一场艺术运动,但这个展览一出来,他们就被看成了一个有共同艺术倾向的群体,印象派这个称呼就这样被人们接受了,而且还把他们称为印象主义绘画。
拂晓时分,一轮红橙橙的太阳缓缓升起,挣扎着冲出平静的水面,奋力地划破浓浓的晨雾,露出自己的面目。
朝阳,染红了天空,染红了云彩,染红了水面,染红了画布,染红了我们的视觉。
三艘小船,早已扬帆,摇曳缓进,沿水而行,由远及近,慢慢行驶出重雾,渐渐淡入到前景,静悄悄的,好像不忍惊醒远方还在沉睡的港都,隐约约的,好像不敢干扰眼前正在凝视日出的观众。
日出而作,日落而息,新的一天开始了。
这就是莫奈给我们的《日出印象》。
静谧的,朦胧的,深邃的,富有韵律,富有节奏的。
一种素描的风格,一种诗的意境。
观看日出给我们带来了人生感慨,而对艺术家是好的表现题材。
红日冉冉上升,阳光由柔而强,大地迎来光明,一个个连续的变化的瞬间组成了动态的画面,由他们构思自己的图画,让他们表现自己风格。
而印象派绘画的最重要的特点之一,就是捕捉动态大自然的一瞬间,把它定格,将它画出。
不再把自己关在画室里闭门造车,不再重现虚构的传说故事,他们带着折叠式手提画架,背着木制颜料盒,搭起遮棚,要着干粮,到野外去写生作画,把亲眼看到的搬到画布上,把实际发生的记录在作品中,把室内绘画变成户外艺术。
莫奈把自然的真实性降低于色彩表现形式之下,把理想化的主题排斥在绘画目的之外,他为着运用色彩去作画。
从此艺术不再是描绘对象的附庸,而有着独立的品格和自主的权利。
在莫奈的时代,火车出现是一桩伟大科学奇迹,车站大玻璃顶棚是19世纪现代建筑,这些都有着鲜明的时代气息。
为了画火车站,机智幽默的莫奈穿上一身仅有的体面礼服,以大画家身份去见铁路总监,说明来意后竟使总监下令清理车站,专门将火车停在站上随时听从大画家调遣,如需要即可喷出烟雾。
莫奈画了一套七幅组画,这是其中的一幅。
画家巧妙运用那呈矢状形的高而尖的玻璃顶棚作为画面主轮廓,自然形成庄严的金字塔形构图,火车头喷出的烟雾笼罩着中远景,在阳光下显得辉煌迷朦。
在那金字塔形大棚的庄严轮廓下,这富丽堂皇而又轻柔美丽的色彩谱写了一首工业文明的赞美诗。
1892年2月至4月中旬及1893年,莫奈在两次大行动中为鲁昂教堂绘制了30余幅油画。
他是从三个不同的位置画的。
第一个位置差不多选在教堂的正对面,即一家衬衫店。
商店内的工人来来往往,使得他无法工作;他于是又在一家时装店二楼的试衣间安顿下来;由于顾客的埋怨不绝于耳,画家只得用一扇屏风把自己同外界隔开。
到了1893年,他又选了第三个地方;这一次,他经常从两个不同的角度同时作画,最多时候同时画14幅画,随着光线和时间的转换而不停地奔波于各帧画幅之间,努力捕捉色调和明暗的变化,树立起其色彩的构架。
莫奈追求丰富美丽色彩,喜欢表现运动中瞬息万变的生命和流动着的感觉和印象,他喜欢画水,他说:“我的一生都在塞纳河,可以说每天所有的时间都是这样,甚至每个季节,我从没有产生过厌倦,对我来说,它永远在变化着。
”他在这幅画中所描绘的阳光下平静的水面,像华丽的织锦一样光灿夺目,色彩缤纷艳丽,天空的云朵,浓密的丛林,大桥与河面上白色帆船的倒影,被微风吹起的波浪搅得若隐若现,粼光灿灿,近处如镜的水面印着倒置的蓝天白云和白色帆船,这是一个蕴含生命跳动的光与色组成的艺术世界。
莫奈自幼生活在海边,他热爱大海以至愿在它的波涛中长眠。
因此,他的画总显出水的流动和跳跃,映照和变幻着无穷无尽的自然色彩的水,无论是河水还是海水都是波光粼粼,他在许多画面上表现出水的不同面貌和形象。
这是因为水能够最生动、最灿烂和最忠实地反映出阳光色彩的变幻。
水是大自然的镜子,也是光和色彩的镜子。
这件作品是莫内早期的印象技法画作。
画面正中偏右站着一位撑阳伞的女仕,而画面偏左较远处的就是她的儿子。
这是一个晴天的早上,两母子在草地上漫步。
整幅画只用了简单的蓝、绿、棕等自然的色彩,给人一种宁静舒适的感觉。
画中的女仕占了画面大部份的空间,成为画的趣味中心。
但左侧的小儿子与阳伞和女仕也构成一个三角形,得到一个平衡的作用。
虽然此画是莫内早期的作品,但也可见他已很好地捕捉光影和画中的瞬间印象感觉。
画中女仕面部和上半身都用上较暗的色彩,表明是处于阳伞的阴影之下。
而整个阳伞、面部、衣裙和草地上的阴影区,与女仕衣裙上向光一面的光影形成对比(小儿子方面也一样),就如现实中看到的一样。
另外,女仕摆动的头巾和长裙上的绉褶也加强了画面的动感。
43岁的莫奈在吉维尼定居后,在庭院里修了一个池塘,在池塘里繁殖了睡莲,成为他晚年描绘的主要对象。
他的巨幅《睡莲》组画始于74岁高龄,持续12年直到86岁去世为止。
这是一部宏伟史诗,是他一生中最辉煌灿烂的“第九交响乐”。
这幅《睡莲》是莫奈64岁时所作的早期小幅作品,而后幅更为粗犷写意的睡莲则为74岁后所作。
莫奈在《睡莲》的画中竭尽全力描绘水的一切魅力。
水照见了世界上一切可能有的色彩。
水在莫奈的笔下,完全成为世上所能有的色彩绘出的最奇妙和富丽堂皇的织锦缎。
马奈称他是“水的拉斐尔”。
在莫奈的《睡莲》中,与其说他是用色彩表现大自然的水中睡莲,不如说他是用水中睡莲表现大自然的色彩。
评论家瓦多伊的评价是:“他早期的那些画没有一幅能与这些难以置信的水上风景相提并论的,因为这些画把握了春天,把它留在人间。
画面的水呈浅蓝色,有时像金的溶液,在那变化莫测的绿色水面上,反映着天空和池塘岸边以及在这些倒影上盛开着清淡明亮的睡莲。
在这些画里存在着一种内在的美,它兼备了造型和理想,使他的画更接近音乐和诗歌。
”《鲁昂大教堂》,壮观的建筑形象,完全被强烈的反射光冲淡了,看了令人目眩。
建筑物本身的结构似乎被一层厚厚的光所包裹。
看上去笔触狂放不羁,实际上是画家在长时间观察后才落笔的。
当莫奈画完鲁昂教堂的连作之后,精疲力竭,视力几乎不能恢复。
对太阳光谱如此迷恋,正是这位艺术家的特殊的个性表现。
在画鲁昂教堂时,莫奈有时把画架放在鲁昂时钟大街一角的一幢房子里,有时就干脆在大桥的马路上,面向教堂的西大门。
从黎明的薄雾画到昏昏目落,不断在好几幅画布上记录建筑物在阳光下的反射光变化。
庄严的哥特式教堂在他的眼里,成了一簇充满着色彩旋律的光的结晶,人们已经看不到建筑物本身的结构,只有一层刺眼的复杂的反射光。
对莫奈的作品评价最为中肯、理解也最为深刻的当推其多年好友——政治家乔治·克莱蒙梭。
乔治在一篇题为”教堂革命”的文章中写道:”灰暗的物体,其本身因阳光的照射而获得生命,获得给人们的感官以印象的能力。
但这种围在物体表面、深入其内部、反射至外部空间的光波,始终处于杂乱无章的状态:有时如高耸入云的‘波涛’,有时如风平浪静的‘水花’,有时则像是一场‘急风暴雨’。
物体正是依靠这种‘有生命’粒子的狂放不羁才得以显现出来,我们也正因为这种狂放不羁才可以看见物体,同时物体也正是因此才得以显出其确实存在;那么一件东西在光的照射下究竟是什么样子,这是我们现在必须弄清楚的,是画家所要阐明的,也就是通过画家之手来进行化解和重新组合。
”在这五幅《鲁昂大教堂》的画面上,可以领略不同的色彩感觉。
从中可以看到莫奈对光和色彩的探索匠心,在光照下教堂的轮廓被冲淡了,显得很微弱,随着光的变化引起色彩的改变,教堂形态也发生了变化。
画家注意捕捉每一瞬间表面色彩之幻影与长久不变的形体结构的对比关系。
这两幅色调不同的同一教堂所呈现的形象和气质也不一样。
画家运用浑厚的笔触层层叠加画法,形成大片的碎块厚涂,使教堂具有分量和体积感,深沉而神秘。
在印象派绘画出现之前,法国巴黎乃至整个欧洲画坛,都是以安格尔为代表的所谓新古典主义和学院派占据统治地位。
印象派从精神上是对立于古典传统绘画的,强调创新。
创新在什么地方呢?风景、人物、裸体这些题材早已被前人画过几百年了,这些题材是不会触怒古典主义和学院派的。
他们不屑于像宗教和文学那样主题性地再现现实,提出应而随意地表现生活与客观物象,注重画家对于现实情境的自我感受和自觉表现,擅长于对现实情景的生命状态和存在形式进行直觉式的客观再现与描绘,将绘画从客观的自然再现转向主观的精神表现,以迎合新兴市民阶层审美的需求,努力反映印象派具有绘画独立性的美学观念。