分析中国的绘画精神
- 格式:doc
- 大小:25.00 KB
- 文档页数:4
中国画的艺术美学
中国画的艺术美学是中国传统绘画艺术的一个重要方面。
中国画注重表现意境,强调以笔墨表现形神,讲究意境、构图、色彩和节奏,追求绘画作品的整体美感和精神内涵。
中国画的美学观念是:形神兼备,墨韵生动;写生而不拘泥于形,概括而不失神;化繁为简,寓意深长。
其中,形神兼备是指作品既要表现物象的形态,又要表达精神内涵;墨韵生动则是指作品中所使用的墨色应该具有生动、活泼的特点,不同的墨色可以表现出不同的情感;写生而不拘泥于形指的是画家在写生的过程中,可以发挥自己的创意,不必完全按照实物的形态进行描绘;概括而不失神则是指画家在表现形态和情感时,应该追求简洁明快,不要陷入繁琐的细节之中;化繁为简则是指通过简单的表现手法,把复杂的情感表达出来;寓意深长则是指作品中所蕴含的精神内涵应该具有深刻的思想性和文化
内涵。
总之,中国画的艺术美学是一种综合性的美学理论,它不仅要求作品具有形态美和色彩美,还要求具有深刻的精神内涵和文化意蕴,这使得中国画成为了一种独具特色的艺术形式。
- 1 -。
中国传统绘画艺术风格的特点关键信息1、线条运用:线条在中国传统绘画中具有重要地位,是造型的主要手段。
2、笔墨技法:包括墨的浓淡干湿、笔法的刚柔顿挫等。
3、意境营造:追求情景交融、虚实相生的艺术境界。
4、构图法则:注重主次分明、疏密得当、开合有序。
5、色彩运用:以淡雅、含蓄为主,强调色彩的象征意义。
6、题材内容:涵盖山水、人物、花鸟等丰富多样的主题。
11 线条运用中国传统绘画中的线条不仅用于勾勒物体的轮廓,还具有表现质感、量感和动态的功能。
线条的粗细、长短、曲直、疏密等变化能够传达出画家的情感和审美意趣。
例如,在人物画中,线条可以生动地描绘出人物的姿态和神情;在山水画中,线条可以表现出山水的气势和纹理。
线条的运用体现了中国传统绘画对形式美的独特追求,是中国绘画艺术的重要特色之一。
111 线条的表现力线条能够通过其形态和走势展现物体的形态特征和内在结构。
刚劲有力的线条可以表现出物体的坚硬和稳固,而柔和流畅的线条则能够传达出物体的柔软和灵动。
同时,线条的疏密组合可以营造出空间的层次感和立体感,使画面富有韵律和节奏感。
112 线条的情感传达画家通过对线的运用,将自己的情感和思想融入作品之中。
奔放洒脱的线条可能表达出画家的豪迈之情,细腻婉约的线条则可能透露出画家的细腻心思。
线条成为画家与观众之间情感交流的桥梁,使观众能够感受到画家的内心世界。
12 笔墨技法笔墨是中国传统绘画的核心要素之一。
墨的运用讲究浓淡干湿的变化,通过墨色的层次和过渡来表现物体的光影和质感。
笔法则包括中锋、侧锋、逆锋等多种运笔方式,每种笔法都能产生不同的线条效果和艺术韵味。
121 墨的浓淡干湿浓墨厚重深沉,给人以强烈的视觉冲击;淡墨清新淡雅,营造出柔和的氛围。
干墨能表现出物体的粗糙质感,湿墨则使画面显得润泽灵动。
画家根据表现对象的需要,巧妙地运用墨的浓淡干湿,创造出丰富多样的艺术效果。
122 笔法的多样性中锋用笔圆润饱满,侧锋用笔刚健有力,逆锋用笔则能产生古朴苍劲的效果。
中国艺术的基本精神中国艺术在数千年的历史发展和演变过程中,形成了自己独特的民族风格、传统和精神,成为世界艺术宝库中最珍贵的遗产之一。
它从世界艺术中吸取有益的东西,同时又给世界艺术以影响,为西方艺术家所推崇。
看一看世界上一些著名的艺术大师的作品,以及他们和探险家们的论述就十分清楚了。
毕加索、马蒂斯从非洲的原始艺术中获得灵感,却从中国文人画中吸取了线条的营养。
罗丹的大弟子普落特尔,他家的会客室里陈列着中国北魏时期的两个雕塑品。
后期印象派大师高更说过,眼睛不要再往希腊看,应该向东方。
这说明西方绘画大师十分推崇中国的绘画艺术和雕刻艺术。
中世纪来中国旅行的摩洛尔旅行家伊本.拔都塔在记叙自己经历三年的亚非各地旅行的见闻时,也对中国的绘画大加赞扬。
他说:「中国是全人类中手艺最高明的和最有鉴赏力的人民……至于绘画,确实没有一个民族——不管是基督徒或非基督徒能赶得上中国人。
他们在美术上的才能是非凡的。
」马可.波罗赞扬时说,「金碧辉煌」的中国宫庭,充满了珠光宝气,「所绘壁画,龙翔凤舞,车骑百戏,珍禽异兽,战事耕作,无奇不有」。
中国的雕刻、园林艺术也受到人们的赞扬。
秦兵马俑的发掘,轰动了世界,赢得了很高的评价,被称之为「世界第八大奇迹」,「中国文明和人类智慧的奇迹」。
马可.波罗和明清以来的西方传教士把中国园林风光介绍到欧洲以后,曾引起欧洲人的极大兴趣,很多人企图在欧洲仿造中国园林,但是都未成功。
当今欧洲人对中国园林的了解和欣赏又进入一个更高层次,不少人在研究中国的园林。
这一切说明,中国的艺术已经超越了东方的界限,而具有世界性的魅力。
中国的艺术为甚么具有这种世界性永恒的魅力呢?这是因为中国艺术的魅力来自于它的传统和精神。
这种传统和精神具有无限的生命力和创造力,使中国的艺术经久不衰,永放异彩。
中国艺术精神渗透在艺术的各个领域,既涉及到古典哲学、美学和宗教,又涉及意境、气韵、神似等问题。
只有在广阔的背景上来研究和探讨它,才能展示中国艺术精神之博大与精深,才能真正体现东方文化精神的特征。
传统绘画的文化内涵传统绘画是中国艺术宝库中的一颗璀璨明珠,它蕴含着丰富的文化内涵,是中华民族智慧和创造力的结晶。
通过中国古代绘画作品的研究和欣赏,我们可以洞察传统文化的内涵,体验艺术的魅力。
本文将从历史背景、绘画风格和意义等方面,探讨传统绘画的文化内涵。
一、背景介绍中国传统绘画起源于古代,经历了漫长的发展过程。
在古代,绘画被广泛运用于壁画、陶瓷、书法等方面,并逐渐发展成独立的艺术形式。
绘画创作中,注重笔墨技法、构图和意境的表达。
这些技巧、方法和经验被一代代艺术家传承,并渗透到绘画的每一个细节之中。
二、绘画风格中国传统绘画有多种风格,其中山水画、花鸟画、人物画是最具代表性的三大类。
山水画强调自然山水的表现,借助绘画手法将广阔的自然景观展现在画面上;花鸟画以花卉、鸟类为主题,追求生动逼真的描绘;人物画则以人物形象为中心,展示人物的精神境界和人文情感。
每一种绘画风格都有其独特的艺术特点,使人们能够更好地感受和理解中国传统文化的内涵。
三、意象与主题中国传统绘画的意象丰富多样,不仅包括自然界的山水花鸟,还融入了丰富的文化符号和寓意。
例如,画中经常出现的云雾意象象征着自由和变幻;而竹子则寓意坚韧不拔和高尚品质;梅花则象征着坚强和纯洁。
这些意象和主题的选取,凝结了中国人对自然与人生的理解,反映出传统文化对美好生活的追求。
四、写意与写实中国传统绘画中有写意和写实之分。
写意着重表达作者的主观情感和艺术构思,注重意境的营造;写实则追求形态的逼真和细节的精细处理。
无论是写意还是写实,都要求画家具备扎实的基本功和对艺术表现的理解。
写意和写实的结合,赋予了传统绘画更加广阔的表现空间和艺术魅力。
五、艺术修养与境界中国传统绘画强调艺术家的内在修养和境界。
充分了解和领悟中国传统文化,对文学、音乐、诗词等多方面艺术有一定的造诣,能够在绘画中注入更多的精神内涵。
学会静心欣赏传统绘画作品,能够领略其中艺术家的情感和思考,从而更好地理解中国传统绘画的文化内涵。
传统绘画的文化内涵传统绘画自古以来一直是中国文化的瑰宝,承载着丰富的文化内涵。
传统绘画技法独特,表达形式丰富多样,融合了哲学、宗教、文学和美学等诸多元素。
这篇文章将探讨传统绘画的文化内涵,从传统绘画的意境、题材和技法等方面进行论述。
一、传统绘画的意境传统绘画注重表达精神内涵,强调作品的意境。
绘画家通过运用线条、形状、色彩等元素,将画作融入自己的情感体验和思想境界中,创造出独特的艺术氛围。
意境体现了绘画作品的内在精神,它可以是宁静的山水、詹章敦厚的人物、热烈的花鸟,或是宽广而深沉的意象。
这种富有内涵的意境赋予了传统绘画深远的文化底蕴。
二、传统绘画的题材传统绘画的题材广泛而多样,其中最具代表性的有人物、山水、花鸟等。
人物画是传统绘画中的重要组成部分,它通过塑造人物形象,表达人物的性格和情感。
山水画是中国绘画艺术中的瑰宝,通过表现山水自然景色来传达绘画家的情感和审美追求。
花鸟画则以描绘花鸟的美丽形态和生动形象为主,展现出自然界的神奇与生机。
这些题材无一不体现了中国传统文化的特点和哲学思想。
三、传统绘画的技法传统绘画拥有独特的技法和表现手法,其中最具代表性的是写意和工笔。
写意是追求笔墨与意境的和谐统一,更加注重形神兼备、意境深远。
绘画家通过简洁的线条、飞扬的笔墨,以及流畅的构图,表达出拟人化的形象和丰富的意境。
工笔则是以精细的描绘和细致的折衷处理为特点,强调对细节的准确表达。
它以莳花、画叶等细密工法为主,表现出传统绘画的精神和技艺。
四、传统绘画的文化价值传统绘画作为中国传统文化的重要组成部分,具有丰富的文化内涵和价值。
首先,它传承了中华民族的优秀传统,凝聚了中华文化的底蕴和智慧。
其次,传统绘画承载了丰富的历史信息和民族记忆,成为了研究社会历史和文化变迁的重要参考资料。
最后,传统绘画不仅具有艺术欣赏价值,更是一种精神的寄托和情感的表达。
它给人们提供了一种思考生活、感悟人生的方式,丰富了人们的精神体验和审美追求。
中国艺术精神中国是一个拥有悠久历史和丰富文化的国家,中国艺术精神在国内外享有盛誉。
这种精神涵盖了中国艺术领域的众多方面,包括绘画、音乐、舞蹈、戏剧等各种艺术形式。
中国艺术精神在很大程度上塑造了中国文化的面貌,并对世界文化产生了深远影响。
中国艺术精神的核心是中国人对自然界的热爱和对人类情感的表达。
中国古代文化中流传着“以形写意”的观念,这种观念强调艺术家通过艺术作品来表达自己的内心情感和对外界事物的理解。
这种理念影响了中国绘画的发展,使中国画成为一种灵动而富有情感的艺术形式。
中国画家通过线条、笔墨的运用,以及构思布局的独特方式,向观众传达出一种内敛而又神秘的艺术语言。
在音乐方面,中国艺术精神注重和谐与平衡。
中国音乐以中庸之道为指导,追求音乐中的平衡与调和。
传统的中国音乐器乐如古筝、琵琶等以及民间音乐如京剧、昆曲等都以传统的曲调和独特的演奏方式为特色。
这些音乐形式与中国文化中的思想理念相得益彰,体现了中国人对和谐与平衡的追求。
中国舞蹈也是中国艺术精神的重要体现。
中国舞蹈融合了戏剧、音乐和视觉艺术,以及中国传统文化的哲学思想。
中国古代舞蹈注重身体的柔韧性和舞者的气质表现,每个动作都富有意义和寓意。
通过舞蹈,舞者可以表达内心的情感,传达出与观众之间的情感共鸣。
中国戏剧在中国艺术精神中占有重要地位。
从古代的京剧、昆曲,到现代的话剧、音乐剧,中国戏剧一直在不断发展和演变。
中国戏剧注重情节的发展和角色的塑造,通过舞台表演将故事情节生动地呈现给观众。
中国戏剧也是一种文化传承和教育的手段,通过戏剧表演,观众可以了解中国传统文化和思想。
中国艺术精神不仅在国内得到了广泛的认可和赞赏,也在国际上产生了重要的影响力。
中国的绘画、音乐、舞蹈和戏剧作品都在世界各地展出和演出,受到了其他国家和地区的艺术家和观众的喜爱。
中国艺术家通过创作和演出,向世界传达了中国人对自然、对情感、对人际关系的独特理解和表达方式。
综上所述,中国艺术精神是中国文化的瑰宝,是中国人对自然、对情感的表达方式。
中国梦绘画理念说明
为引导广大少年儿童学习理解“中国梦”的深刻内涵,树立中华民族伟大复兴的坚定信念,增强热爱党和国家的朴素情感:营造校内外文化艺术氛围,推动精神文化建设我们学校决定开展以“民族魂,中国梦”为主题,以绘画为形式,培养少年儿童的爱国情怀与创新思维的比赛活动。
每个人都有自己的梦,把我们每个人的梦汇聚在一起就是我们的中国梦。
在我的这幅作品中描绘了我们国家的代表性元素。
比如:国宝大熊猫、国粹京剧脸谱、丝绸之路的骆驼、代表祥瑞的仙鹤祥云,还有我国近年来的以火箭太空人所代表的的航天事业的、东方明珠、英视大楼、高铁所代表的现代城市文明不断进步,这些事物都紧紧围绕在党的四周,代表正是在党的领导下我们国家才有这么迅速的发展。
也正是在党的坚强领导下,我国全国迅速有效的遇制了疫情的大面积蔓延,当然这也是依托于那些无私奉献的抗疫英雄。
我在绘画中描绘出我对祖国、家乡的美好祝愿。
中国山水画的意境分析中文翻译:作为中国传统绘画的一种,山水画被认为是表现自然之美与人的情感的最高艺术形式。
中国山水画通常包括山、水、云、石、树等元素,把自然景象和人的情感、道德的价值观结合起来,形成一种特殊的艺术风格。
山水画包含丰富的象征意义和寓意,通过艺术家的笔墨表现出自然的美妙和人的情感。
中国山水画的意境表现了两个层面的含义:自然和人情。
在自然方面,山水画通过运用精致的技法和墨色表现出山脉起伏、水流细腻、云雾飘渺。
它传达了自然美的感受和意义;同时,山水画也表现了人情。
通过形象的山、水、石等元素,山水画表达了人对自然的敬畏和对自然美的欣赏。
通过表现出崇高、自然、宁静的氛围,中国山水画还寄托了人们对平和、安宁、道德的向往。
通过寓意和象征的手法,它帮助人们洞悉生活的真谛,抚慰心灵,提高人们的精神境界。
在中国山水画中,有很多元素被用来传达艺术家的意图。
山水画中的山脉、水流和云所代表的是宇宙和自然的力量。
石头和树木展现了自然的力量和生命力。
这些元素通常被用来表现自然的美,但它们也有特定的象征意义。
例如,茂盛的树木代表着繁荣和富足,流动的水流代表生命和流动,雷鸣和闪电则代表着力量和威力。
在中国山水画中,还有许多常见的物品和场景。
例如,雁落山水画中常常出现的雁其实代表了孤独和离别。
此外,一些传统的建筑物和桥梁像德阳桥和磁器口都在山水画中得到广泛应用。
这些经典建筑表达了人们对古代文明恭敬的敬意。
总的来说,中国山水画的意境描绘自然和人情,反映了作者和观众的情感和思想。
在细节和氛围之间,它创造出一种富有文化意义的意境,成为中国传统艺术中的重要部分,给人们的生活增添了情趣和意义,也启发了人们对自然生态和人文精神的理解。
浅析中国绘画审美意境的特点意境是中国绘画审美理论的核心,是中国艺术家思想家通过自我与自然宇宙﹑心灵与自然交融感悟所体会到的一种中华民族独具特色的审美概念。
是艺术家通过自我情感体验的总结。
是中国古典美学所追求的最高艺术境界。
标签:中国画;意境;美学中国画历经了中国几千年的历史积淀而成,汇聚了中国传统文化的精髓。
以其独特的审美思想屹立于世界艺术之林。
其中中国画美学中的“意境”学说是中国传统绘画审美中的核心美学思想,它的形成经过了中國文化史上的漫长孕育与发展出来的。
中国画的“意境”审美美学观念是一种建立在东方超象审美理论上的,其根基在于中国古人亲近自然天人合一的理论基础上建立的。
它是中国艺术家在表现自然到表现自然中的自我,在除了追求画面技巧和画面效果外,主观对客观的认识过程中形成的一种更高的美学境界。
一、中国画意境理论的建立首先我们先对“意境”理论最早的出现渊源开始进行了解。
意境理论的诞生最早起源于中国传统哲学思想中,主要在于对“意””象”关系的逐渐认识中产生发展出来的。
“意象”在《说文解子》中“意”的解释是:“志也从心察言而知意也。
” 《易·系辞上》:“书不尽言,言不尽意。
”在《词源》中“意”的解释是:“意思。
” “象”是“像”的意思,意思是外形,形象。
“意象”是客观物象和主观思想逐渐融合而形成的一种意思。
“意”是指人的主观思想,“象”是指客观事物的外在法则,而两者的结合在于“人的语言”,也就是通过“语言”来对“意”和“象”也就是通过人的一种表述形式来进行主观思想与客观思想的结合。
在古代儒家文献中有这样的记载:“圣人立象以尽意”,《周易·系辞上》说:“系辞焉以尽其言”,这句话的意思就是古代圣贤之人创作与记录语言的文章,都是为了表达人的主观思想。
但是在“意”和“象”的融合过程中出现了“意”与象“孰轻孰重的问题,其中《老子》认为“大音希声,大象无形”,庄子说“天地有大美而不言”“言者所以得意,得意而忘言”,他们认为人对外界的主观感受有时候是不能通过语言能形容与表达的,只能在自己内心来体会感悟。
浅谈中国工笔人物画的“传神写意”中国工笔人物画是中国传统绘画中的一种,起源于唐代,兴盛于明清时期,具有传神写意的特点。
传神写意是一种艺术表现形式,在中国传统绘画中占有重要的地位,它要求艺术家通过对形体、色彩、构图、技法等方面的把握与创造,表现被描绘对象的内在精神与气质特征。
此次,本文将着重从传神写意的角度探究中国工笔人物画的艺术特点和表现手法。
一、传神写意的艺术特点1. 以形传神,注重画面的生动表现传神写意的绘画作品注重在作品中表现出人物形象、表情等特征,对人物的形态、肢体等做到生动逼真。
画面通过色彩的运用、画线的描绘等手法表现出人物的情感、气质,使之具有卓越的表现力和感染力。
2. 讲究画面构成和色彩运用传神写意的绘画作品需要经过构思分析,根据画面的需要进行运用构成要素来表现人物形象。
这些构成要素包括,色彩、透视、构图、比例等等。
通过构图要素的组合,以及色彩运用等等让画面生动、传神,表现出被描绘人物的特征和表情等。
3. 具有强烈的审美和文化价值传神写意的绘画作品具有强烈的审美和文化价值。
它们不仅是一种具有较高的艺术价值的艺术创作,更是具有强烈的文化历史价值,艺术家通过作品表现出来的文化和艺术精髓,反映了当时社会文化的特点,更是对传统文化进行了艺术上的继承和发扬。
二、中国工笔人物画的传神写意表现1. 以笔力传神中国工笔人物画的一个重要特点是以笔力传神。
工笔画笔筒作为传统的绘画工具,艺术家通过调和颜料,选用大、中、小等不同的笔刷硬度,用手指运用笔力,描绘出人物的外貌特征和精神气质,力度变化和笔画的粗细、长短、高低都可表现画中人物的气质与自然特点,从而达到传神写意的目的。
2. 以色传神中国工笔人物画的另一个重要特点是以色传神。
工笔画重视色彩的鲜艳和纯正,颜色的运用要求严格,画家在构思作品时已经决定好了画面的色彩。
艺术家通过选色、调色、涂色等过程,以色彩表现人物的气质、性格、情感等精神内涵,颜色的变化亦能表达各种意象,如振奋的红、墓穴的黑、婉约的粉,极好的画质使画面达到了极致的传神与写意,令人看后感触十分深刻。
分析中国的绘画精神 内容摘要:绘画艺术是借助一定的物质媒介和技艺来表现人类的心灵活动。它作为一种精神产品,通过一定的物质形式向人们展示它内在所包含的精神思想。中国的绘画从几千年前的工艺装饰纹样中孕育并发展起来,有极其深厚的文化底蕴。通过一定的画面,来寓意一定的人生观世界观和价值观,是中国绘画的最大最本质的特点。“情趣寄寓”和“以画写意”是中国绘画比较典型的借以表达画家思想的两种形式。 1、情趣寄寓 绘画艺术创作是以审美方式反映生活的,作者的立场观点、思想感情和审美情趣都是通过具体的艺术构思和艺术传达而表现出来,是为情趣寄寓。 绘画是一种精神性极强的艺术,绘画艺术创作中内在体现出极强的思想性及它与物质世界那种若即若离的关系,既以物质为基础,又升华为一定的精神,因而最为贴近艺术的本质。综观中西绘画艺术的发展历史,我们不难看出,在它发展的道路上,有根无形的线在牵引着它发展的方向,这个牵引力使得艺术发展的始终不偏不倚的朝着它的方向前进,而这个拥有巨大“魔力”的无形指挥便是“精神思想”。 中国绘画艺术的流派众多,名师辈出,技法风格层出不穷,精神性也就自然非常的强。传统的中国绘画艺术创作不可避免的受到美学观和美术观的影响。中国人最注重造型艺术的政教价值,唐代的张彦远指出美术具有教化的功用。总结出“夫画者,成教化,助人伦,穷神变,测幽微,与六籍同功,四时并运”。并且还对美术作品在教化方面的优长与其他的教育手段做了比较:“记传所以叙其事,不能载其容;赋。颂有以咏其美,不能备其象。图画之制,所以兼之也。”或多或少也在说着艺术的精神性作用。 在情趣寄寓方面中国画精神性的最大体现就是用笔。 中国画用笔的核心问题笔力是有书法奠定的一种美学要求。古代南朝齐的谢赫的<>中的第二法“骨法用笔”就要求笔画的组织精练而能够恰如其分地表现对象,抒发作者的感受。 中国画的用笔有很多要求,除了讲求笔力之外,还有三个很重要的要求是气韵表现,丰富变化,与情趣寄寓。气韵是魏晋时代品评人物风气度韵的略称,是人的内在精神因素的向外展露,被引用来作为品画的标准。一笔下纸要有变化,还要顾盼生情,交映成趣,这便是用笔及用墨的情趣要求。情调是画家喜怒哀乐的情感色彩,趣味是指画家精神生活与物质生活中产生的各种情趣。因此,用笔和用墨包含着浓厚的精神性和抒情性。 中国画用笔的讲究是中国画技法的核心,也是中国画本质的一种基因。用笔是造型的基础,不仅要能正确精确的描绘对象,还要有对象自身的“骨气”(见注释1)。气韵和神采的意义相差无几,要求画家在创作前先要存想于心,即所谓“意在笔先”,下笔要能产生神采气韵,是 “象应神全”,形象的准备和神采的完备,都要靠用笔。 2。以画写意 中国绘画艺术的思想性在中国画的创作体现在造型,用色,构图,题材等等许多方面。通过一定的画面内容来表达一定的意境意义,来体现作者的世界观,价值观和生观。也就是我们说的“以画写意”。 首先,中国画的造型具有平面性,装饰性,意象性等特点,其中意象性和装饰性都是想象力的产物。装饰性就是作者运用想象力对物象进行加工概括变形美化,使之既有物象的客观依据,更有作者的主观成分。意象性也是如此。只是相比之下,装饰性的主观更极端化,造型更图案化,意象性则包含一种自然真实的愿望,使中国画摆脱工艺装饰的阴影。顾恺之就提出“以形写神”的造型要求,使形的重要性进一步受到重视。正确的写形,才能正确的传神,成为意象性造型的重要法则。中国绘画传统,以“神形兼备”为皈依,重在抒发主体精神。绘画强调"以形与神,形神兼备",不拘泥于形似的雕饰、而注重神韵的传达等创作思想,正是认识得了艺术创作中"造型"与"传神"两者相辅相成的辩证关系。绘画创作强调“外师造化,中得心源”,即画家对客观事物的观察和把握,由表及里地强调对精神特征的理解,通过画家的主观精神因素,包括修养、品德、秉性等,与客观世界相融合,从而创造出具有深刻内涵的美的形象和境界。中国画具有浓厚的精神性。精神指导对于中国画的发展具有极其重要的作用和意义。中国绘画艺术极其追求内心思想的表达和体现。而这种充分体现精神性的绘画艺术,在一定程度上又是源于中国文化的传统底蕴,以及在中国文化熏陶下成长起来的思想家对艺术家所造成的潜移默化的影响作用。宋代的文人写意画的“意”其中就包含着对象的精神或气韵,同时投入作者的精神,赋予物象某种意义使有内蕴。如文同的<>画面着意于描写受到某种自然环境约束,因而弯曲生长的竹子,如何顽强的坚持向上发展,这是竹子的真实生存活力和作者所想表现的人格力量的高度统一。 其次来看中国绘画的用色。 我们以曾鲸的<>为例来讨论。充分体现了谢赫“六法”之一 “随类赋彩”的类型化,意象化,装饰化和平面化特色,几个颜色完全平涂的排成平面构成关系,只在脸部略加晕染,表明他只重视人物的精神而不是物质实体。平面简淡的造型与色彩,把物质性表现降低到不能在低的程度,以突出精神性特征—这就是中国画用色的精神性表现。 同时值得重视的是,中国画在用色上还尤为喜用墨色。它正好体现的是中国古代主体文化儒。道。佛的一些哲学观念,由具备这些哲学修养的文人士大夫画家反映到了“文人画”里。 孔子将“志于道,据于德,依于仁”作为艺术创作“游于艺”的前提,他游于艺的人生活动,都建筑在与“仁”的基础上。中国山水画天人合一的精神,实质上也包含着“仁”的价值观念。山水画包含着中国古人人格道德修养的自我完善的一项极为重要的功能,就是受儒家学说影响而产生的。在这样的情形下发展起来的绘画艺术,也必然是具有极其浓厚的思想意义。 中国古代山水画的孕育产生受道家思想的影响巨大,而只用墨色画山水最能体现道家的哲学思想观念。老子以“玄”形容微妙而深奥的哲学道理。“玄”在道家学说中的地位是很高的,从而进一步扩大了墨色一统天下的权威影响力。老子认为“五色使人目盲”,主张“见素抱朴”只用一种墨色而使五色抽象起来, 不同色阶的墨色,可以代表各种色彩的意义而存在,既足以表现物象,又不违背朴素之美,是臻于自然的最高艺术品位。他又强调“致虚极,守静笃”的哲学境界,静的意境由“玄”色来体现最为恰当,因为“玄”被引申为深沉静默。同时道家又讲究恬淡的修养,《庄子 天道篇》谓之:“夫虚静,恬淡,寂寞无为者,天地之平而道德之至。。。。。。万物之本。”静和淡是相连的,宁静的黑色没有众彩的热闹刺激眩人眼目,便显得恬淡。所以,把多彩的绚烂之极归为单一墨色的恬淡,再加上虚静和朴素,便成就了中国绘画艺术创作本质的哲理性飞升。 先秦的美学思想,对中国绘画的发展影响极大。成为绘画艺术创作的主要指导和制约因素。首先是它所主张的艺术无用论,同善的,仁的,礼的使用论虽然是相矛盾,但都传播给后人,使得中国古代的社会和画家个人,拥有相互矛盾的美学思想。一方面承认绘画艺术的积极社 会意义。而另一方面又将绘画艺术视为一种不值得一提的雕虫小技,画家的社会地位不高。古代文人士大夫既爱画画,又耻以为业的心态,使得他们将画画只是作为一种业余的消遣,极少以百分百的热情投注到绘画创作中去,即使有闲情逸致,也都始终受制于之前思想上的束缚,循规蹈矩。先秦美学思想中对善,仁,礼的观念同时也融合在以儒家学说为首的文化传统中,这些思想为广大社会民众所接受,而作为中国古代绘画主体的文人士大夫更是主要的接受者,当然他们也就非常自觉的在绘画创作中贯彻这种精神。老子庄子崇尚自然的思想,于是欣赏自然美成为中国的主要思想主题。而同时他们对五色的否定和对朴素的提倡,以及虚静恬淡的哲学修养,影响了后世文人画家对工笔重彩的轻视和对水墨写意画的偏爱。以墨为唯一色彩的水墨写意画,集中体现了中国古代主体文化中儒学,道学,佛学的一些哲学观念。 战国时期,在思想领域出现了热闹非凡的“百家争鸣”的现象。有着不同世界观,价值观的思想家们相继将自己的思想主张和见解公诸于世。这些思想在一定程度上也就孕育了中国古代人,无论是文人抑或是普通的民众的基本世界观和价值观。于是在他们的意识里就留下了思想家们的道德伦理观念,并且不断的影响着他们以及他们后来的人们。这种思想影子也成为他们行文做人的基本准则和依据。绘画艺术创作是一种精神活动付诸于物质的有意识的人类活动,当然也就不可避免的带上了创作者本人的主观思想和观念,于是也就成就了其作品的思想性。由上述道教思想对绘画的影响中,我们就已经可以有所了解了。 再看看佛教。佛教对中国画的影响以禅宗为最大,它是中国化了的宗派,易为文人士大夫所信仰。中国画的墨色观念和造型上所遵循的“不似之似”的观念以及空白的构图观念,就都体现了禅宗的影响。“禅”在修养上很强调“无相”的观念。“无相”不是没有“相”,什么都不用画了。《六祖法宝坛经》解释说:“无相者,于相而离相。”和“相”保持着一种乍合乍离的辨证关系,但关键在“离相”。“禅”意译为“静虑”,而“离相”则能体现“静虑”,不必为“相”所扰。 用单一的墨色图绘万物色相,是对于色彩的抽象。历史上所谓的“禅画”与中国的文人画有相通的地方,它在墨色,造型与构图上的观念后来和文人画汇流,共同促成了水墨写意画的诞生。而最能证明水墨画先驱们受道家等思想观念影响的是他们的创作精神与状态。张彦远就曾总结说到:“夫画物特忌形貌彩章,历历具足,甚谨甚细,而外露巧密。”这也是从道家观念出发,认为色彩过多,描写过于写实谨细,于是就不自然。 …… 第三谈谈构图。中国画在构图上包括九个方面的因素:布势(也叫布局或者章 法,经营位置),气脉,开合,藏露,空白虚实,边角处理,穿插,题款押章,卷轴。中国画中我们常常可以见到许多空白没画。在中国画里,画到的地方一般称为实,没画的地方称为虚,虚表现为空白。空白不仅是色彩问题,还是某些具体事物的意象,还具有无限的精神容量。而当中的题款和图章中的闲章是中国画精神性的又一表现。 最后说到的题材就更加明显的体现着绘画在中国画家中投射出来的精神性因素。无论宗教题材,世俗生活,自然景观,花鸟虫鱼兽……都体现的是画家的某种精神意志,借画面来表达某种思想内容,抒发某种思想感情,都蕴涵有一定的人生观,价值观。 …… 东晋的顾恺之明确的提出了绘画表现对象的要求,他说:“凡画,人最难,次山水,次狗马,台榭一定器耳,难成而易好,不呆迁想妙得也。”在这点上他继承了战国时期朴素的唯物主义思想而有了进一步的发挥。他特别注重的是人物画的“传神”,他把对绘画的一般性论述提到到独立的理论认识高度,从而开创了中国古代艺术理论研究的领域,对后世有深远的影响。南朝谢赫“六法”的产生以及古代绘画艺术千余年来对气韵,神采的追逐,都直接或间接的受到他的影响。这也充分说明了绘画艺术的思想继承性和深远性是让人叹为观止的。就如谢赫的六法论(即气韵生动,古法用笔,应物象形,随类赋彩,经营位置,传移模写)成为中国传统美术的基本品评标准,时至今日,六法论依然保持着旺盛的生命力。例如,“随类赋彩” 它体现的是一种类型化的用色。中国古代艺术创作脱胎于传统悠久而深厚的工艺装饰艺术。它为了保持纹样的统一性,色彩运用就必须保持类型化。于是就形成了这样牢固的思想意识与欣赏习惯。南朝的宗炳在他的《山水画序》里认为山水是以其外形体现“道”的,因而图绘山水形象可以领会虚无之道。但他提出的“应会感神,神超理得”的创作构思方法,在一定意义上可以理解成为有感于物而在内心一起反响,激起创作激情则充分表明了他的审美意识。他将山水画创作归于“神思”即强调艺术家的想象活动,这种对情致和已经创造的领略,无疑和后世追求的“寓情于景”“情景交融”有一脉相承的关联,这也就充分显示出艺术创作思想上的继承性。 西晋陆机认为绘画的社会功能是“比《雅》、《颂》之述作,美大业之馨香,宣物莫大于言,存形莫善于画”。唐代张彦远提出了更明确的要求:“夫画者,成教化,助人伦,穷神变,测幽微,与六籍同功,四时并运”。这种“非以极口腹耳目之欲也,将以教民平好恶而反人道之正也”的艺术观,构成了中国美术创作的核心思想,对艺术的发展产生了深远的影响。庄子批判孔子的道德规范,鼓吹精神自由,从而使求超脱,任自然的道家意识与重礼法、讲伦理的儒家思想形成了密切的互补关系。体现在美术创作上则是松动了艺术与政教的直接的从属关系。文人士大夫介入绘画之后,以儒立身,以道养生,在艺术创作中强调“畅神”,鼓吹“媚道”,推崇“超逸”,标榜“清高”,进一步把美术从单一的教育功能中解放出来,逐步演变为画家陶情怡性,抒怀言志,即进行精神上自我调节的手段。张彦远在强调绘画的教育功能的同时,也肯定了绘画的“怡悦性情”