当前位置:文档之家› 世界摄影艺术风格与流派

世界摄影艺术风格与流派

世界摄影艺术风格与流派
世界摄影艺术风格与流派

世界摄影艺术风格与流派

自1827年摄影术问世至今,一百余年的历史中。世界摄影艺术作品浩如烟海艺术流派发展源远流长,支脉纷呈。

所谓流派,是指由具有某种同一艺术观念、同一美学思想、同一审美趣味、同一创作倾向的摄影艺术家所形成或组成的有一定社会影晌的团体或派别。一般来讲,艺术流派应该具有下面两个形态:一个是理论形态。也就是说,应该有自己比较明确而完整的艺术纲领和艺术主张,有自己的艺术理论体系。另一个是创作形态。这表现在作品上,即有一个群体在自己的创作活动中实践其艺术主张和艺术纲领,创作出具有用同美学倾向的作品。如果这两个形态缺少一个,这个流派都不能成立或存在,难以被世人所接受和承认,这已被艺术史所反复证明。

摄影艺术流派的形成都有着深刻的社会因素和历史因素,与当时的社会现实、哲学和文艺思潮有着紧密的关系。因此,我们研究摄影艺术的风格、流派,必须研究它产生、存在和发展的社会条件、历史背景、民族文化和民族审美心理。马克思主义认识论有一条基本定理:“存在决定意识。”只有对产生这种意识的存在认识透彻了,全面了,才能对它作出正确的、符合实际的价值判断;孤立地、脱离实际地去研究艺术现象,不顾及此时此地、彼时彼地的区别,其结果都不可能有正确的结论。

摄影实践的不断积累,导致摄影语言的不断丰富和造型手段的日益多样化,使某些流派的产生成为可能,比如超现实主义流派的出现就是与暗房技术、频闪技术密不可分的。更主要的是摄影艺术家的成熟。和对摄影艺术本体特征认识与把握的不断深化。只有当摄影艺术家有了自己独立的艺术见解和艺术追求,脱离了人云亦云、亦步亦趋的幼稚阶段,风格和流派的产生才会成为可能。

世界摄影发展史出现的每一种艺术流派,都为摄影艺术领域提供了某种艺术哲学思想、社会视角、审美意识、艺术形式和表现手段,都拓展了摄影艺术领域,促进了摄影艺术向多元多层面发展。因此,它们之间不存在谁高谁低、谁优谁劣、过时不过时的问题。对我们而言,只存在能否为我所用的问题。

所谓风格,就是一个摄影艺术家在作品中显示出来的有别于其他摄影艺术家的创作个性和艺术特色。这是由于每个摄影艺术家都有其自己独特的生活经历、文化教养、艺术修养、审美趣味、审美标准和价值取向,加之人与人的气质和性格也都不同,因此表现在创作上,对主题的选择、题材的处理、内容的评价和艺术语言的运用都有其个人特点。这些特点在艺术学上统称“风格”。法国著名的美学家布封有一句名言:“风格却是本人”就是这个意思。中国古文论家刘勰认为个人才、气、学、习是艺术家形成风格的四大要素。风格是摄影艺术家成熟的标志。

所谓的流派,是指由具有某种同一艺术观念,同一美学思想,同一审美趣味,同一创作倾向的摄影艺术家形成或组成的有一定社会影响的团体或派别。一般讲,艺术流派应该有两种形态,一是理论形态,另一个是创作形态。如果这两个形态缺少一个,这个流派都不能成立或存在。

可以这么概括,如果说风格是指个人的,它表现为艺术上的独特性、鲜明性和一贯性,那么流派则是群体的,是一个历史时期中的一种艺术现象,是一个历史时期中某种文艺思潮,或者说某种哲学思潮在文艺领域中的反映,它有三个特征:统一性、独立性和稳定性。因而风格和流派的关系是共同中的不同是风格,不同中的共同是流派。

摄影艺术流派的形成都有着深刻的社会因素和历史因素,与当时的社会现实、哲学和文艺思潮有紧密的关系,还与其造型工具的发展和完善是分不开的。摄影实践的不断积累,导致摄影语言的不断丰富和造型手段的日益多样化,使某些流派的产生成为可能,比如超现实主义就是与暗房技术、频闪技术密不可分。

只有当摄影艺术家有了自己独力的艺术见解和艺术追求,脱离了人云亦云,亦步亦趋的幼稚阶段,产生风格和流派才能成为可能。

世界摄影艺术的十大流派

一、写实摄影

写实摄影是一种发挥摄影纪实特性的摄影艺术流派。世界著名写实摄影大师L.W.海因曾这样说过:“我要揭露那些应该加以纠正的东西,同时反映那些应该予以表扬的东西。”正因为这一流派的摄影艺术家具有这样的艺术观念,所以他们大部分都直面人生,投身到生活的洪流之中,与周围的人同欢乐、共忧患,他们写社会,写各种世态;写人,写生活与命运。既不粉饰,也不夸张,真真切切,朴朴实实。摄影艺术家对自己所表现的内容有爱也有憎,但大都蕴含在作品画面的艺术形象之中,隐而不露;有时会力透纸背。写实摄影在美学价值上往往是认知作用和教育作用大于审美作用,感召性和见证多于欣赏性。

由于这些摄影艺术大师们不懈努力,从而牢固地奠定了写实摄影为历史传真,为时代写照的可贵传统。这一流的艺术家们在发扬传统的同时,又不墨守成规,能够在自身发展的过程中不断吸收其他流派的表现手法,为自己所用,使写实摄影成为艺术领域中源流最长、最有活力的主要流派。

二、绘画主义摄影

绘画主义摄影形成两个流派:“仿画派”和“画意”派。

仿画派又被称作“高艺术摄影”。最初仿画派一味模仿文艺复兴时期的画风,作品多取材于宗教教义或文艺作品,可以说是感念先行,经摆布、导演和暗房工艺制作而成。画面结构严谨,布局考究,情节性、叙事性和寓意性是艺术上的特点。

美国摄影家H.P.罗宾森总结了仿画派在这一阶段的艺术实践,写出了《摄影的画意效果》一书,提出:“摄影家一定要有丰富的情感和深入的艺术认识,方足以成为优秀的摄影家。无疑摄影术的继续改良和不断发明,启示出更高的标准,足以令摄影家更能自由发挥。但技术的改良并非就等于艺术上的进步,因为摄影本身无论如何精巧完备,还只是一种带到更高的目标而已。”由此可见,这一流派的摄影艺术家更加重视摄影艺术造型特性的发挥。

我国老一辈摄影家郎静山将摄影和我国传统山水画结合,运用散点透视原理,创作出一幅幅独具风格的风光集锦摄影艺术精品。他说:“创作意境佳妙的照片并不是人的杜造,不过是人工修葺罢了。这种道理既行之于中国画,亦可行之于集锦照片。”

我国当代摄影家陈复礼于今年推出的“影画合璧”作品,其传作方法则是在拍摄照片时有意选择一些可以添加景物的镜头,待冲洗放大成照片后,再请画家“酌情”加上丹青,使之成为一幅影画相映成趣、浑然一体的作品。

绘画主义摄影中的画意派虽然也奉绘画造型原则为圭臬,刻意追求作品“有意味的形式”,但它一开始就自觉不自觉地利用摄影的纪实特性,把镜头对准现实,寻求现实世界中的“诗情画意”,它和写实摄影的区别在于,写实摄影注重的是生活自身,而画意派则注重创作主体的审美感受。

三、印象派摄影

最初,印象派摄影艺术家用软焦镜头创作,随着“溴化银洗相法”和在颜料中混入重铭酰胶洗相纸法的出现,印象摄影由对成相的控制发展到暗房加工——用铅笔、画笔、橡皮直接在画面上涂抹。因此,该流派的作品或纹影粗糙,结构平面化,酷似炭化;或影像迷蒙,影调柔和,如雾里看花,别具一种朦胧的美。故有人称之为“仿画”拍。毫无疑问,印象派摄影是绘画主义摄影中画意派的变种。

四、自然主义摄影

自然主义摄影主张:自然是艺术的开始,又是艺术的终结,只有接近自然,酷似自然的作品才是最高的艺术。

五、纯粹派摄影

这一流派的摄影艺术家们在艺术上刻意追求的是所谓的“摄影素质”——准确、直接、精微和自然地表现被摄对象的光、色、线、影、纹、质诸方面,而不去借助任何其他造型艺术手段。纯粹派摄影的作品缺少内涵和深度。后来这一流派分为两个分支,一支衍化为“新即物主义”,另一支则向线条、简约、歪曲和图案化的抽象方面发展。

世界摄影艺术的十大流派

六、新即物主义摄影

这一流派的艺术观点是主张用直率、朴素、清晰的手法去表现日常习见的事物中的美。

A.亚当斯这样说过:“我不喜欢那种没有精神的纯风景作品。我一向喜欢音乐,底片有如乐谱,照片就是它的演奏。”

B.维斯顿说:“不去追求那些平凡的题材,而是要把平凡的事物变成不平凡的作品。”

七、达达主义摄影

达达主义主张废除绘画和所有审美要求,用一些与艺术毫不相干的零碎物件或物件的一部分作为某种意向符号来构筑作品,使创作近于游戏。

达达主义摄影大都利用暗房工艺将报纸和实物拼组成画面后翻拍而成。

八、超现实主义摄影

超现实主义是一种纯粹的精神无意活动,人们凭借它,无论是口头、书面还是其他方式表达思想的真实过程——在不受理性的任何控制、又没有任何美学和道德的成见时思想自由活动。

超现实主义摄影利用暗房加工、多次曝光等特技将一些互不相关的影像或变形、或省略、反逻辑、超常态地错乱组合在一起,创造一种现实与梦幻、具象与抽象之间的奇特、荒诞而又神秘的不可捉摸的“艺术境界”。画面充满着某种象征性和暗示性,使作品内涵闪烁而不确定。

超现实主义摄影是利用摄影艺术的造型特性,将摄影当作画笔来表现作者的某种意念。

C.布列松说:“要时时刻刻地观察事物,就像跳舞一样,在有意识和下意识之间摆动,突然地发现并抓取那些刹那间的、自然出现的、直观感觉的景物。”与其说我是个摄影家,不如说我是个蚀刻家和水彩画家……我是一束等待着时机的神经,在景物一次又一次地出现之中,突然拍摄,这是一种自然的快乐,是活动,时间与空间再某一时刻的集结。”

九、抽象摄影

抽象派艺术家认为,艺术的本质是一种情绪的宣泄,而情绪是没有形体的,主张向音乐学习;认为采用造型原素——点、线、面、色等“抽象”符号,以某种组合的方式就像音乐那样表达人的情绪、意念。在他们看来,具象向抽象转化是一种升华,并且认为升华可分两种,一种是形的升华,即物形的抽象,另一种是意的升华,即概念的抽象。具象在于表现世界,而抽象则在于创造世界。

抽象摄影作品是摄影艺术家从“自然”出发,又不拘泥或不满足于对自然形态的再现,反映的事摄影艺术家通过自己“内在眼睛”所观察到的“精神的现实”的美。

抽象摄影的艺术特征主要表现为:1、艺术语言的符号化;2、作品内蕴的情绪化;3、画面构成的平面化;4、被摄对象的原素化。

十、主观主义摄影

主观主义摄影表现的是摄影家的自我感觉、意识、情感,认为“主观摄影就是人格化、人性化的摄影。在他们看来,画面中的影像具象也好,抽象也好,都不过是自我表现的物化中介形式而已。在艺术语言上比抽象摄影具有更大的灵活性和随意性,不那么纯粹,其作品含义大都多义化和不可读释。

总结:摄影艺术的发展是沿着两条主轴线进行的。

第一条是纪实特性主轴线。创作特点是崇尚摄影的纪实功能,恪守”照相特性“,造型中追求艺术形象具有自然态时的全部视觉特性。“物我对应,我在其中”

另一条是造型特性主轴线。摄影等于画笔、影像是构成“原素”。创作从外摄转入内省。追求创作主体表露。我是主体,我是中心,物以我存。其创作心态是预构型的。“意在笔先”。思维方式是想象型和创造型,它们的艺术特色呈现为虚构性和表现性的主观走向。

摄影艺术的美学观念,毋庸讳言,很大程度上是跟着美术思潮走的。美术影响着摄影艺术。但美术文化底蕴要比摄影艺术不知道厚积多少倍!

浅谈形式美

什么是形式美?广义地说,它是客观事物外观形式的美,狭义地说,它是大量具体美的形式提炼、概括出来那种抽象形式所具有的美。它是相对独立的外部形式诸因素的美,即点线面、色彩、空间、构图、质材等形式因素的组合构成的审美特性。 形式美的构成因素 形式美的构成因素一般划分为两大部分:一部分是构成形式美的感性质料,一部分是构成形式美的感性质料之间的组合规律,或称构成规律、形式美法则。 构成形式美的感性质料主要是色彩、形状、线条、声音等。色彩对人的生理、心理产生特定的刺激信息,具有情感属性,形成色彩美。如红色通常显得热烈奔放,活泼热情,兴奋振作;蓝色显得宁谧、沉重、悒郁、悲哀;绿色显得冷静、平稳、清爽;白色显得纯净、洁白、素雅、哀怨;黄色显得明亮、欢乐等。形状和线条作为构成事物空间形象的基本要素,也都具有极富特色的情感表现性。如直线具有力量、稳定、生气、坚硬的意味;曲线具有柔和、流畅、轻婉、优美的意味;折线具有柔和、突然、转折的意味;正方形具有公正、大方、固执、刚劲等意味;三角形具有安定、平稳等意味;倒三角具有倾危、动荡、不安等意味;圆形具有柔和、完满、封闭等意味。声音本是物体运动产生的音响,其物理属性是振动。它的高低、强弱、快慢等有规律的变化,也可以显示某种意味。如高音激昂高亢,低音凝重深沉,强音振奋进取,轻音柔和亲切等。把色彩、线条、形体、声音按照一定的构成规律组合起来,就形成色彩美、线条美、形体美、声音美等形式美。 构成形式美的感性质料组合规律,也即形式美的法则主要有齐一与参差、对称与平衡、比例与尺度、黄金分割律、主从与重点、过渡与照应、稳定与轻巧、节奏与韵律、渗透与层次、质感与肌理、调和与对比、多样与统一等。这些规律是人类在创造美的活动中不断地熟悉和掌握各种感性质料因素的特性,并对形式因素之间的联系进行抽象、概括而总结出来的。 形式美的法则不是凝固不变的,随着美的事物的发展,形式美的法则也在不端发展,因此,在美的创造中,既要遵循形式美的法则,又不能犯教条主义的错误,生搬硬套某一种形式美法则,而要根据内容的不同,灵活运用形式美法则,在形式美中体现创造性特点。以下是关于形式美法则在不同方面的体现: 建筑形式美 一个建筑给人们以美或不美的感受,在人们心理上、情绪上产生某种反应,存在着某种规律。建筑形式美法则就表述了这种规律:建筑物是由各种构成要素如墙、门、窗、台基、屋顶等组成的。这些构成要素具有一定的形状、大小、色彩和质感,而形状又可抽象为点、线、面、体,建筑形式美法则就表述了这些点、线、面、体以及色彩和质感的普遍组合规律。 任何事物都有自己的内容和形式,没有无形式的内容,也没有无内容的形式。“形式”是指将自然形态经过人为加工而成为一种新的美的形式。作为内容存在方式的形式,包含两方面的联系,首先是内容诸要素的内部结构和排列方式,称为内形式,其次是与内部结构相关联的外部表现形态,即呈现于感觉形象的外观,称为外形式。如建筑物的结构与造型,建筑物的内部结构根据设计要求,可采用木结构、砖木结构、砖混结构、钢筋混凝土结构等,这是它的内形式;建筑物的外观造型、细部装饰、门窗柱及色彩直接作用于人的感官,这是它的外形式。事物的外形式美,总是诱发人们去欣赏它。 绘画形式美 面对一幅画,先从哪里看起呢?古人说得好:“观看之法,先观气韵,次观笔意,骨法位置传染,然后形似。”一幅画的好坏主要不在画得像不像,而在于主题能否扣住鉴赏者的心弦,给人以美的享受,使人从中受到教育、感染和启发。画得像不像只是一种手段,有的画需要像,有的画就不需要绝对像,像了反而不好。欣赏中国画一般依据南北朝时代谢赫在《古画品录》序言中首倡的“六法”,其中“气韵生动”已成为品评中国画优劣的最高标准。气韵生动是指画家借助于笔、墨、色等在画面上对于对象的本质特征的表现。这种表现不仅是对

音乐流派分类特征算法

音乐流派分类中特征选择算法研究 甄超郑涛许洁萍 中国人民大学 信息学院计算机系,北京100872 摘 要:在音乐流派的自动分类中引入特征选择环节,不但可以降低特征向量的维数,还可以减少特征向量中的无关和冗余特征,从而提高分类器的工作效率。本文中我们实现了两种全新的特征选择算法,他们的核心思想是在特征选择的过程中考虑特征间的相互影响以及每个特征对于分类准确率的贡献度。第一个算法称为基于特征贡献度的特征选择算法(CBFS),该算法通过增减特征的方式计算每个特征对于分类准确率的贡献度,最后选择贡献度比较大的特征作为分类特征子集。第二个算法称为基于特征间相互影响的前向特征选择算法(IBFFS),它是对原始前向特征选择算法的改进。 IBFFS扩大了前向特征选择的搜索空间,尝试了更多的特征组合,而且没有增加时间复杂度。最后,我们使用流派数据集George 2002[1]进行实验,两种算法分别得到了81.66%和80.63%的准确率,要明显高于使用其他特征选择算法所得到的分类准确率,由此验证了这两种新特征选择算法的有效性。 关键词:特征选择;CBFS;IBFFS; 1.引言 随着互联网上音乐资源的迅速增长,使得用来处理音乐数据库的各种多媒体应用系统受到了越来越多的关注,对于音乐数据库进行自动分析是音乐信息检索系统的一个重要组成部分。目前绝大多数的音乐数据库除了可以根据音乐的名称或者艺术家的名字来建立索引以外,还可以利用音乐的流派信息来建立索引以便于高效的组织海量的音乐数据[2],因为流派是对音乐最为常见的描述信息之一,同时也被人们最为广泛的使用。音乐流派可以被定义为用于识别音乐风格的类别标签。对于互联网上的音乐资源来说,流派信息就显得更为重要了,因为音乐流派往往是用户为进行音乐检索而输入的关键词,为此音乐网站就可以根据流派信息来组织存储各种音乐资源。此外,绝大多数的音乐网站还可以根据用户对特定音乐流派的偏好程度进行相似歌曲的推荐。 目前,绝大多数的音乐网站都是人工地对音乐进行流派分类。其中,最为成功的就是潘多拉网站聘请音乐专家所进行的“音乐染色体工程(Music Genome Project)”[3]。虽然人工地对音乐进行流派分类取得了一定的成功,但是这样做既消耗了大量的人力成本,同时也消耗了大量的时间和金钱成本。而且不同的音乐流派之间并没有严格的边界进行划分,从而导致不同的音乐专家对于音乐流派的理解也是各不相同的,所以当他们对同一段音乐进行标注时很有可能会得到不同的结果。而更为严重的问题是,如今互联网上音乐资源规 资助项目:国家自然科学基金(60873098) 联系作者:许洁萍,E-mail:xjieping@https://www.doczj.com/doc/5f6987909.html,

国外主要音乐流派模板

国外主要音乐流派 西欧音乐在古希腊时曾一度兴盛,但到中世纪,音乐被教会和封建统治阶级所垄断,成为他们宣传宗教、麻痹人民、巩固封建统治的工具,专业作品大多是教堂用的圣咏曲。到十六、十七世纪随着资本主义的兴起,器乐曲、歌剧相继出现,音乐才开始进入剧场,转向市民。到十八世纪,音乐逐渐摆脱宗教的束缚,作曲家受文艺复兴思想的影响,作品逐渐着重人性的体现和人民生活的反映,创作技法也日趋丰富和精深,遂开始西欧古典音乐黄金时代。随着资本主义工业的发达,乐器也逐步改进和完善,广大群众成为演出的对象,加上资产阶级革命思想的影响,音乐艺术获得很大发展。从十八世纪到二十世纪的今天,短短二、三百年间,对世界音乐具有深远影响的大音乐家辈出,闻名世界的优秀的音乐作品(名著)也大量产生。在创作思想和音乐风格的先后变化方面,则形成不同的流派。主要有古典乐派"(十八世纪),浪漫乐派(十九世纪),民族乐派(十九世纪下半叶),和二十世纪起至今的现代乐派(包括十九、二十世纪之交的印象乐派与二十世纪的表现主义、原始主义、新古典主义、十二音体系、序列音乐、具体育乐等形形色色的流派)。历史上著名的音乐家基本上分属于各个不同的流派,但也有兼具不同流派的特点或先后进行不伺流派音乐的创作的。即便是同属于一个流派的作曲家,他们的作品也是各有其民族特点和个人音乐风格特色的。 (一)古典乐派 出现于十八世纪初到十九世纪二十年代。主要作曲家有亨德尔、巴赫、海顿、莫扎特、贝多芬及歌剧作曲家格鲁格等人。他们受资产阶级启蒙运动和资产阶级革命思想的影响,其音乐创作力图摆脱教会和封建宫廷的束缚,倾向自由、民主和人造主义。作品着重体现新兴的市民阶层的精神面貌。创作方法讲究乐曲的结构严谨、形式完美、昔响和谐与逻辑严密。曲风大都淳朴、严肃、稳重,崇尚理性,而对情感的表现较含蓄内在,器乐曲多是无标题音乐。赋格曲、奏鸣曲式、交响曲、室内乐以及歌剧等体裁和曲式均于此时期奠定了完美的基础。其中巴赫主要进行复调音乐写作;亨德尔用主调与复调;海顿、莫扎特与贝多芬则着重主调音乐的写作,其中贝多芬更着重主观激情的表现,重视器乐的标题性,他是古典乐派向浪漫乐派发展的先驱。海顿、莫扎特与贝多芬被称为"维也纳古典乐派"。 (二)浪漫乐派 “浪漫”(Romance)二字是译音,它源于中古时期描写神话、英雄与美人的文艺作品。十八世纪德国文学常以此为题材。到十八世纪未法国资产阶级革命失败,封建君主复辟,音乐家对现实不满,又找不到明确的出路,精神苦闷,于是在文学的影响下,十九世纪的作曲家也走向浪漫主义。作品倾向于以古代传说和神话、幻想故事为题材,或着重于生活现象的描绘、个人生活感受的细致体现。音乐着重感情的抒发和心理的刻划,而不象古典主义着重理性。他们认为文艺有共性,廊以提倡诗歌、戏剧与音乐的结合和音乐的标题性,注重音乐中的诗情画意,而对曲式结构则较灵活。浪漫乐派音乐家们,根据内容表现的需要创造了很多秤体裁形式,如:无言歌、夜曲、叙事曲、小品套曲,音乐会序曲、交响诗、抒情歌曲、声乐套曲等。他们在创作手法方面则重视民族、民间音调的运用,音乐节奏比之古典主义更加复杂而细致,和声手法更加丰富,管弦乐队的编制及配器法到柏辽兹、瓦格纳手中更加发展。浪漫主义乐派的代表人物,前期有舒伯特、门德尔松、舒曼、肖邦和歌剧作曲家韦伯、罗西尼、威尔第等人;同时期和中期的作曲家有柏辽兹、李斯特、瓦格纳、勃拉姆

浅谈摄影艺术语言的创造与提炼

浅谈摄影艺术语言的创造与提炼 摘要:随着如今人们对于生活艺术品质的有了越来越深刻的追求,在生活中摄 影艺术的魅力展现在一定程度上体现着人们对于艺术的热爱,在当今先进摄影电子设备不断完善和进步的同时,人们对于自身摄影艺术的要求也逐渐提高。本文中先简要阐述了摄影艺术的发展,随后分析了摄影的艺术表达与创造,最后对于摄影艺术的语言运用和提炼予以了全面的探究。 关键词:摄影艺术;创造;提炼 前言 摄影艺术也可以说是一种瞬间艺术,通过瞬间影象表现出真实的图像内容,也就是把思维、判断和构想在瞬间实现。面对被摄体,通过距离、接触、本体以及内部感觉等等,从而产生摄影艺术情绪的冲动,从而抓住生活中足以引起某种艺术感受的主题联想的刺激物,在大脑中迅速过滤、定位,并充分调动摄影艺术的语言,利用光线、色彩、取舍、构图、对比、虚实、夸大、压缩等,加大影像语言的程度和强度,并调配好需要的情绪色调,把它深刻的表现出来,这就是摄影艺术语言表现的根本所在,也是摄影艺术的魅力之处。 1.现代摄影艺术的发展 在目前很多的当代艺术表达中,摄影艺术可以说是其中最为年轻的之一,摄影的产生都源于近代科学技术的发展。自从1839年发明摄影这门技术,再到19世纪末期产生的绘画派摄影、纪实摄影以及肖像摄影。从那以后,摄影艺术的发展开始越来越明朗。可以毫无疑问的认为摄影技术的发展决定着是摄影艺术发展的前提。摄影器材的不断改进和完善,尤其是近几年摄影技术和设备的快速发展和更新,为摄影艺术发展提供了坚实的基础。而在摄影艺术发展过程中,它与当今社会的艺术潮流和思想潮流有着非常重要的联系。 在如今摄影艺术语言的不断丰富和完善和摄影艺术表现形式日益多样化时,使得摄影者们的技术手段不断地变化到最终走向成熟,因而摄影艺术的流派也随之而产生了。要想认识摄影艺术的发展,就有需要进一步了解摄影艺术的流派,摄影流派是伴随着历史而产生、发展和消亡的。此外就是流派与风格的概念的区别,在平时,常常将流派与风格并提,但流派是指群体的,而风格则是指个体的。纵观摄影艺术史的流派,大致有以这些:写实主义摄影、绘画主义摄影、印象派摄影、自然主义摄影、抽象摄影、主观主义摄影和超现实主义摄影等等[1]。 2.摄影艺术的语言创造与表现 摄影艺术属于造型艺术中的一类,通过视觉感官来展现。这和美术绘画的静止性、空间性和造型性等的相似之处的存在的原因是摄影艺术也是平面空间的表达。然而,摄影艺术是一定要面对真实物体的,这就是所谓的“现实中实体再现”,也是与美术绘画的差异所在。无论是任何一种艺术都一定特有属于自身的语言,而对于摄影艺术来说,它的艺术语言是依赖光线、线条、影调、色调和空间感等构成它造型语言。正是通过这些语言来构建成摄影的艺术魅力。这些摄影艺术语言利用其独特的形式表达给人以真实的感官思维,运用色彩、光线、影调等语言

摄影的十一大流派

摄影流派 流派是由具有某种共同艺术观念、共同美学思想、共同审美趣味、共同创作倾向和共同艺术特色的艺术家形成或组成的具有一定社会影响的艺术团体或派别。 目录 写实主义摄影 绘画主义摄影 自然主义摄影 纯粹主义摄影 印象主义摄影 新现实主义摄影 达达主义摄影 超现实主义摄影 抽象主义摄影 主观主义摄影 堪的派摄影 写实主义摄影 特点 一种发挥摄影纪实特性的流派。在审美价值上往往是认识作用和教育作用大于审美作用,感召性和见证性多于欣赏性。写实摄影是一种源远流长的摄影流派,延绵至今,仍是摄影艺术中基本的、主要的流派。它是现实主义创作方法在摄影艺术领域中的反映。 该流派的摄影艺术家在创作中恪守摄影的纪实特性,在他们看来,摄影应该具有"与自然本身相等同"的忠实性,画面中的每一个细节,只有具有"数学般的准确性",作品才能发挥他种艺术媒介所不具有的感染力和说服力。A·斯蒂格利茨曾说:"只有探讨忠实,才是我们的使命。"另一方面,他们又反对象镜子那样冷漠地、纯客观地反映对象,主张创作应该有所选择,对所反映的事物应该有艺术家自己的审美判断。著名写实摄影大师刘易斯·海因就说过这样的名言:"我要揭露那些应加纠正的东西;同时,要反映那些应予表扬的东西。"可见他们崇尚艺术应该"反映人生"的观点。他们敢于正视现实,创作题材大都取于社会生活。艺术风格质朴无华,但具有强烈的见证性和提示力量。 最早的写实摄影作品当推英国摄影家菲利普·德拉莫特于1853年拍摄的那些火棉胶纪录片。稍后,则是罗斯·芬顿的战地摄影和六十年代末的威廉·杰克逊的黄石奇观。1870年以

后,写实摄影渐趋成熟,开始把镜头转向社会,转向生活。如当时的摄影家巴纳多博士就拍摄了流浪儿童的悲惨境遇,而震动了人们。 由于写实摄影作品所具有的巨大的认识作用和非凡的感染力,逐渐在新闻领域中占据了自己的地位。九十年代美国摄影家雅谷布·里斯关于纽约贫民窟生活的那些作品,就是这方面的奠基作品。 主要摄影家和作品 随后,写实摄影家人才辈出,作品都以其强烈的现实性和深刻性而著称于摄影史。例如英国勃兰德的《拾煤者》;美国R·卡帕的《通故的法国女人被剃光头游街》;法国韦丝的《女孩》等等,不胜枚举。 绘画主义摄影 特点 追求绘画意趣,以绘画造型原则规范自己的摄影创作。绘画主义分为两种:1、绘画派:摹仿文艺复兴时期的画风,画面结构严谨,布局考究,经导演、摆布和暗房加工而成。情节性、叙述性和寓意性是其艺术上的特点。2、画意派:寻找现实生活中的诗情画意,表现存在于自然中的美的形象。绘画主义摄影 绘画主义摄影是励行于二十世界初摄影领域的一种艺术流派,它产生于十九世纪中叶的英国。 该派摄影家在创作上追求绘画的效果,或“诗情画意”的境界。它大致经历了这样三个阶段:仿画阶段;崇尚曲雅阶段;画意阶段。 绘画主义摄影家提出,“应该产生摄影的拉斐尔和摄影的提茨安。” 绘画主义摄影经历了较长的发展时期,第一个绘画主义摄影菜是英国画家希路 (1802-1870),他擅长人像摄影,作品结构严谨,造型优雅。1851年至1853年,是绘画主义摄影的成长时期。1869年,英国摄影家HP罗宾森(1830-1901)发表了摄影的画意效果一书,他提出:“摄影家一定要有丰富的情感和深入的艺术认识,方足以成为优秀的摄影家。无疑的,摄影术的继续改良和不断发明启示出更高的目标,足以令摄影家更能自由发挥;但技术上的改良并非就等于艺术上的进。因为摄影本身无论如何精巧完备,还只是一种带引到更高的目标而已。”为该派奠定了理论基础。 1857年,OG雷兰德(1813-1875)创作了一幅由30余张底片拼放而成的、具有文艺复兴风格的作品:两种生活方式,标志着绘画主义摄影艺术上的成熟。 这一时期的作品,其题材大都富有宗教色彩,含有一定的规喻性。拍摄时,预告打好草图,然后利用模特儿、道具,组织和安排场面,并通过暗房加工而成。追求照片画面的绘画效果。 随后,绘画主义摄影的内容有所扩大,但风格仍崇尚古典主义,造型和构图仍具学院派的法则,因而显得储蓄、沉表、典雅。 当该流派发展到画意阶段时,追求作品的情感、意境和形式的美,依旧是它的特点。

浅谈摄影艺术的形式美

浅谈摄影艺术的形式美 艺术的目的,是通过表现手段创造美的作品,现实生活的美,经过艺术家的反映、加工,提炼而产生艺术作品。美的事物是内容与形式的统一体,它必须具有目的性,规律性的内容,。摄影艺术和其它艺术一样是人类创造审美价值的实践活动。它利用其特有的视觉可以感受的艺术形象来对现实生活进行独特的审美反映。任何艺术虽来源干生活,但又不是生活的简单复制品,所谓“按照现实生活本身的 面貌来反映生活”,并不是要求机械地再现现实生活中个别对象的外貌。哲学家 黑格尔就坚决反对“把对外在现象的单纯模仿作为艺术的目的”。摄影是用具有鲜明具体的可视的艺术形象反映生活,在艺术创作中不仅要努力选择那些最能反映事物的本质特征,最富有艺术表现力,最能激动人心的生活场景和细节,而舍弃一切无助于表现创作意图的不必要的东西。而且要在这种选择的基础上加以提炼、概括和创造。摄影艺术是审美的艺术,随着时代进步,摄影艺术也随人们审美能力和审美要求变化、发展。单凭熟练的摄影技术、技巧是远远不够的。要想获得成功必须将摄影技术技巧与摄影艺术美有机地融合在一起,在摄影艺术作品中体现出构图美、光线美、造型美、线条美、影调美和色彩美等。风格、手法的多样,作品能否使人感动.缘于作者审美意识的深度,思维的活跃与感情的变化等。我认为还应有“慧眼”,应该用眼去发现,用心去感受.用情感去溶合,用脑去思考。只有这样,拍摄出的摄影作品才能真正地称得上是摄影艺术作品,才会有个性,有感染力.根据摄影学习、作品观赏和创作实践,就此谈谈初浅的体会。摄影艺术的形式美,什么是摄影艺术的形式美?这是一个不容易表达清楚的精髓,它的规律以及在摄影创作中的意义和作用,也是值得探讨的问题。

浅谈摄影艺术的普及性

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/5f6987909.html, 浅谈摄影艺术的普及性 作者:古迎春 来源:《青年文学家》2012年第17期 摘要:在现代社会,摄影艺术不仅是传媒文化的一部分,更是群众文化的一部分。而伴随着人们对审美要求的不断提高,人们对摄影的满足也不再局限于单一的照相。如今摄影已经成为一种普遍的行为艺术。摄影艺术的大众化普及,为民间文化的传播提供了有效的工具,不仅可以通过民众深刻的诠释我国的民族文化,还能有效的放大大众的审美角度,令群众的生活更具有艺术感,有效地推动了群众文化的快速发展。 关键词:摄影艺术;群众文化;科技发展;普及性 [中图分类号]:J40 [文献标识码]:A [文章编号]:1002-2139(2012)-17-0-01 一、摄影艺术的特点和发展 摄影艺术的特点使得艺术突破了传统艺术的局限,能够在广大群众中流传。传统艺术的主要创作主体一般都是长期从事艺术创作的艺术家,其大多为专家、精英等。而摄影艺术的创作主体并不要求其为长期从事艺术创作的艺术家,只要有摄影设备,每个人都可以从事摄影创作,随心所欲地将他们的创作表达出来。而这也正是摄影艺术能够在广大群众中流传的原因。不过,摄影艺术的发展是随着摄影设备的发展而发展的。因此,摄影艺术的发展与科学技术发展的关系往往也比传统艺术与科学技术之间的关系更为密切。正是由于摄影设备的不断发展,特别是傻瓜相机、各种数码相机的出现,使得寻常百姓家都能够从事摄影,使得摄影艺术成为人人都能够从事的一种群众文化活动。而这种大众群体的参与,也使得摄影艺术具有群众普遍性,并将大众的审美意识、日常生活状态和文化习俗比较完美地表达了出来。 二、摄影艺术的大众普及程度 1.审美角度的普遍性 照片是现代人非常熟悉的东西,最明显的就是身份证上自身的那张照片。在摄影设备还不是特别普及的年代,照片或许更多地体现在了一种身份的证明,而今随着摄影设备的普及,照片已经被人们赋予了更多的时代思想。人们更多的通过摄影这一媒介,将自身的情感、思想表达出来。通过照片这一静态载体,其中多表现出来的事物和人物,通过大众的欣赏、想象,表达出了无限的意境。而且在这个审美的过程中,并没有限定审美角度,这就使得摄影艺术对大众的“门槛”要求也不是很高,因此才使得摄影艺术变得通俗化、群众化。 2.摄影工具的普及性

小学音乐“感受与欣赏——音乐风格与流派”

小学音乐“感受与欣赏——音乐风格与流派”教学研究与案例评析 一、核心内容学科知识的深层次理解 1. 感受与欣赏 感受与欣赏是音乐教学中重要的音乐学习内容之一,是整个音乐学习活动的基础,是培养学生音乐审美能力的有效途径。良好的音乐感受能力与音乐欣赏能力的形成,对学生丰富情感、提高文化素养、增进身心健康具有重要意义。其中包括:音乐表现要素、音乐情绪与情感、音乐体裁与形式、音乐风格与流派四个方面内容。 2. 风格 风格是从一系列作品内容与形式中显现出来的总的特色。 3. 流派 流派是指在一定历史条件下,一些在思想倾向、美学见解、风格特点等方面基本相似的作曲家自觉或不自觉地形成的音乐派别。一个音乐派别的主要标志是这些音乐作品在创作上有基本相同的特色。例如古典乐派、浪漫乐派、民族乐派等。 4. 音乐风格与流派 音乐风格与流派指不同国家、地区、民族音乐所特有的种类、唱腔、特点、派别和代表人物等。 《课标》中对这部分教学的具体要求如下: 1 — 2 年级:聆听不同国家、地区、民族的儿歌、童谣及小型器乐曲或乐曲片断,初步感受其不同的风格。 3 — 6 年级:聆听中国民族民间音乐,了解有代表性的地区和民族的民歌、民间歌曲、民间器乐曲和以京剧为代表的中国戏曲及曲艺音乐,体验其不同的风格;聆听世界部分国家的民族民间音乐,感受不同的音乐风格。 7 — 9 年级:聆听中国民族民间音乐,简单描述其不同的地域特点和民族风格,能够说出戏曲、曲艺的主要种类和代表人物;聆听世界部分国家的民族民间音乐,能够对其风格特点进行简单描述;聆听世界不同国家的优秀音乐作品,能够说出主要音乐流派的代表人物。 5. 感受与欣赏的教学意义 感受与欣赏教学是音乐教育的重要内容。随着对音乐本值的深入研究,我们越来越认识到音乐感受与欣赏教学的重要性。2011 年新版的《音乐课程标准》中也指出:“教学中应激发学生听赏音乐的兴趣,鼓励学生对所听音乐表达独立的感受和见解,养成聆听音乐的习惯,逐步积累欣赏音乐的基础。” 6. 感受与欣赏“音乐风格与流派”的重要教学内容 综上所述,我们可以这样理解,在小学阶段,若想让学生们感受和欣赏到音乐的风格与流派,通过聆听和学唱中国民族民间音乐是较好的途径。这是因为:民族音乐是指汉族及 55 个少数民族流传于民间的各种音乐及音乐形式。它基本上是劳动人民大众在长期的社会实践中创作的,并在流传过程中不断经过集体的加工、整理而形成的。民间音乐是受城市文化影响最小的那一阶层人民的音乐,是或多或少有着时间和空间限度的音乐,这种音乐是受到音乐的冲动而即兴创作的。民间音乐的影响不只是局限于个别作品中,每个作曲家的创作都孕育于民间音乐的精华之中。民间音乐从创作、传承、演唱(奏)都融会了人的灵性和大自然的性格,尤其是集体的、长时间的智慧和美的提炼,使得民间音乐成为人类文明的“母体”之一。其曲调有高度的概括性,朴实而真挚,容易在聆听的瞬间就被感动。中国的民族民间音乐具有鲜明的音乐风格特点 , 同时也传承着中华民族优秀的音乐文化,是学生感受音乐风格、了解音乐文化、建立良好审美情趣的优秀教学内容。

摄影造型艺术美学浅析

摄影造型艺术美学浅析 摘要:本文主要介绍摄影艺术造型美学特征和摄影造型语言的审美意蕴;探讨了光线、影调、线条和色调等摄影造型语言构筑摄影艺术美的意义及其表现。 关键词:摄影;造型艺术;美学 人类对美的热爱、追求与创造是来自于本身的原始信念,是人的本质天性。美存在于人类的活动之中,是人类活动的历史发展的结晶。所有的人类文明成果,无不蕴含着人类对美好追求的愿望。因此,摄影艺术作为人类的一种审美创造活动,其产生的摄影艺术作品,也是人类对追求美好生活的一种审美描述成果。 一、摄影是一种特殊的造型艺术 摄影是一种造型艺术,但是与其他造型艺术有本质的区别。它是靠光线、影调、线条和色调等构成自己的造型语言。摄影家正是借助这些语言来构筑摄影艺术的美。摄影作品赋予我们的形式美感,是十分丰富的,有空间感、立体感、质感、运动感、节奏感,等等。我们从摄影艺术中,所获得的美感,是与这些形式感密切相关的。 1.摄影作品的空间感 空间感,亦称深远感,在中国传统画创作和绘画理论中占有很重要的地位。画家们所倡导的“画贵深远”,就是强调绘画要有深远的空间感。同样,在中外摄影史上,一些经久不衰的作品,亦多是摄影家们娴熟地运用透视规律成功地表达出深远空间感的结果。如亚当斯的《月升》,张印泉的《七星烟雨》等,即是如此。 摄影艺术的空间感是怎样借助透视规律表现出来的呢?或者说,摄影作品表达空间感是运用的什么“材料”和“语言”呢?摄影艺术表现深远的空间感,所用的艺术语言主要是线条和影调。因为摄影作品对空间的表现,主要通过两条途径:形体透视,即线条透视;空气透视,即影调透视。当然,这两种透视,不是孤立起作用的,而是相互联系的,同时又要借助适当地选择光线和拍摄角度等来实现。 2.摄影画面的立体感 摄影画面的立体感,即体积感,是使摄影作品生动自然,真实可信的重要一

摄影的艺术流派

摄影的艺术流派 摄影史上曾经出现过各种各样的艺术流派,随着时间的推移,一些流派逐渐消亡了,而另一些流派影响至今。纵观摄影发展史,曾经经历了多个发展阶段,形成了多种艺术流派,比较有代表性的有: 一、绘画主义摄影 绘画主义摄影是盛行于二十世纪初摄影领域的一种艺术流派,它产生于十九世纪中叶的英国。该派摄影家在创作上追求绘画的效果,或“诗情画意”的境界。 绘画主义摄影大致经历了三个阶段:仿画阶段、崇尚曲雅阶段、画意阶段。绘画主义摄影家提出,“应该产生摄影的拉斐尔和摄影的提茨安。” 绘画主义摄影经历了较长的发展时期,第一个绘画主义摄影家是英国画家希路(1802-1870),他擅长人像摄影,作品结构严谨、造型优雅。1851年至1853年,是绘画主义摄影的成长时期。1869年,英国摄影家HP罗宾森(1830-1901)出版了《摄影的画意效果》一书,他提出:“摄影家一定要有丰富的情感和深入的艺术认识,方足以成为优秀的摄影家。无疑,摄影术的继续改良和不断发明启示出更高的目标,足以令摄影家更能自由发挥。但技术上的改良并非就等于艺术上的前进。因为摄影本身无论如何精巧完备,还只是一种带引到更高的目标而已。”为该派奠定了理论基础。 1857年,.雷兰德(1813-1875)创作了一幅由30余张底片拼放而成的、具有文艺复兴风格的作品:《两种生活方式》,标志着绘画主义摄影艺术上的成熟。 这一时期的作品,其题材大都富有宗教色彩,含有一定的规喻性。拍摄时,预先打好草图,然后利用模特儿、道具,组织和安排场面,并通过暗房加工而成。追求照片画面的绘画效果。 随后,绘画主义摄影的内容有所扩大,但风格仍崇尚古典主义,造型和构图仍具学院派的法则,因而显得含蓄、沉着、典雅。 当该流派发展到画意阶段时,追求作品的情感、意境和形式的美,依旧是它的特点。由于绘画主义摄影家强调艺术修养:“如果想要使摄影在艺术上有地位,摄影家就必须首先培养起审美的能力和艺术的修养。”所以其历史功绩是把摄影从初期机械地摹写对象引导到造型艺术的领域中去,促进了摄影艺术的发展。 由于绘画主义的创作大都脱离现实生活,加上摄影器材的日益改善、人们审美趣味的不断发展,最终为“自然主义”所冲击。尽管这样,今天的摄影艺术殿堂中仍有它的席位。 这一流派的主要摄影家和作品有:普莱期(-1896)的《男爵之宴》、《鲁宾逊漂流记》、《宝塔情景》;罗宾林的《当一天工作完了的时候》、《秋天》、《两个小姑娘》、《弥留》、《拿着毒药瓶的朱丽叶》、《黎明和落日》;雷兰德的《伊菲吉尼亚》、《优迪特与荷罗佛尼斯》、J.M.卡梅伦夫人《无题》等等。 二、印象派摄影 1889年,英国举办了法国印象派绘画的首次展览。绘画主义派摄影家罗宾森在其影响下,提出“软调摄影比尖锐摄影更优美”的审美标准,提倡“软调”摄影。该流派是绘画印象派在摄影艺术领域中的反映。 开始,他们运用软焦点镜头进行拍摄、布纹纸洗印,追求一种模糊朦胧的艺术表现效果。随着“溴化银洗相法”和在颜料中混入重铬酸胶洗相纸法的出现,印象派作品从对镜头成像的控制发展到暗房加工。他们提出“要使作品看起来完全不象照片”,并且认为“假如没有绘画,也就没有真正的摄影”。 在这种理论指导下,印象派摄影家还用画笔、铅笔、橡皮在照片画面上加工,特意改变其原有的明暗变化,追求“绘画”的效果,如拉克罗亚在1900年创作的《扫公园的人》,就像是一幅画在画布上的炭笔画。印象派摄影家使自己的作品完全丧失了摄影艺术自身的特点,所以有人又称之为“仿画派”。可以说它是绘画主义摄影的一个分支。 这一流派的艺术特色是调子沉郁,影纹粗糙,富有装饰性,但缺乏空间感。其着名摄影家有杜马希(-1937)、普约(1857-1933)、瓦采克(1848-1903)、霍夫梅斯特兄弟(1868-1943;1871-1937)、埃夫尔特(1874-1948)、奇里(1861-1947)等。 三、写实摄影 写实摄影是一种源远流长的摄影流派,延绵至今,仍是摄影艺术中基本的、主要的流派。它是现实主义创作方法在摄影艺术领域中的反映。 该流派的摄影艺术家在创作中恪守摄影的纪实特性,在他们看来,摄影应该具有“与自然本身相等同”的

古典主义时期音乐的风格特征

古典主义时期音乐的风格特征 本学期我选修了欧洲音乐史,因为我一直对古典音乐有着浓厚的热爱。我综合一个学期以来所学的关于欧洲音乐史的知识和自己搜集的一些资料,对这个学期的学习进行一个总结。在这里我从欧洲音乐史中选择了古典主义时期具体阐述一下这一时期音乐的风格特征。 古典主义时期主要是指欧洲音乐史1750年至1827年左右这70多年的历史阶段。 古典主义时期之前欧洲爆发了在思想文化领域内掀起的启蒙运动,它对当时的教会权威和封建制度采取怀疑或反对的态度,把“理性”推崇为思想和行动的基础,相信实用性实验知识的效用和相信普遍自然感觉的价值,提出“自由、平等、博爱”的口号。后来又经历了狂飙突进运动、德国资产阶级文学运动的洗礼,欧洲音乐的主题从延续近千年对神的虔诚转移到对理性的崇尚上来,使得古典时期的作品开始具有丰富的哲理内涵。所以古典主义时期音乐的社会文化特质表现为强调人性解放,崇尚英雄主义,追求人权平等。 这一时期音乐的整体风格特征主要表现在一下七个方面:1、音乐从教堂步入宫廷,并逐步走向社会,走向民众。2、音乐创作不再以巴罗克时期的复调手法为主,采用的是主调音乐形式,加强了旋律与和声的对应,建立起“主—下属—属—主”的功能和声进行。3、确立曲式分段式结构原则,旋律不再采用巴罗克时期延绵不断、扩充的音型,而是以短小对称的2、4小节(也有3、5、6小节)为基本单位形成方整型乐句结构。音乐呈现出优美、简单、均衡的特征。4、主题动机式发展,以主题间的对比取代巴罗克时期单一主题的模进发展。5、“通

奏低音”被明确的乐器记谱取代,使作曲家对乐器音色的体验更明晰。6、追求客观的美,描绘自然界中的人挣脱对教堂中的神、宫廷中的君主的依恋,拓宽了音乐的表现范围和表现力。7、音乐的重心移到新型的器乐体裁——交响曲、协奏曲、奏鸣曲、四重奏上。以上这些变化对欧洲音乐的发展都具有深远的影响。 古典主义时期音乐的类型主要世俗化,专业化,定向化。 在古典主义这一音乐时期不仅确立了主调音乐形式,还出现了三个重要的乐派曼海姆乐派、柏林乐派和维也纳古典乐派和许多优秀的音乐家。 曼海姆乐派是18世纪在德国南部曼海姆形成的一个音乐流派。曼海姆乐派在音乐史上做出了重大的贡献,主要有(1)在结构上,奠定了古典交响乐的基本结构布局,在意大利歌剧序曲快—慢—快结构的基础上加入了快速的第四乐章,形成了快板—行板—小步舞曲—快板终曲的交响乐套曲形式。(2)在演奏风格上,仔细安排乐队演奏力度上“渐强”、“渐弱”的情感幅度变化,在当时具有前瞻性。(3)在创作上,以主调音乐风格为主,重视以小提琴为中心的旋律声部,加强了管乐器的色彩效果,废除了巴罗克时期乐队通奏低音的写法,开创性地采用总谱形式进行创作。(4)在乐队编制上,形成了相当完整的交响乐队,1756年达到56人,成为当时欧洲最大、最优秀的管弦乐队。 柏林乐派是18世纪下半叶在柏林形成的一个乐派,这个乐派的特征主要反映在两个方面:(1)风格比较保守,音乐多采用对位手法,交响曲多为三个乐章。(2)这个乐派的贡献在于强调交响乐中的情感表达,信奉“情感主义”,比曼海姆乐派的音乐更动情。它把奏鸣曲式中呈示部的两个主题真正分开,扩大了展开部的发展,奠定了近代奏鸣曲的基础。 维也纳古典乐派是18世纪下半叶到19世纪20年代,随着“启蒙运动”的

荒木经惟摄影艺术风格探究论文

荒木经惟摄影艺术风格探究论文 荒木经惟摄影艺术风格探究全文如下: 作为一名世界著名又颇具争议的摄影家,在全球范围内有着众多的仰慕追随者以及批判者。但是这都并不影响其作品的艺术魅力,其艺术风格随着他的人生旅程进而产生、发展、高潮、升华。荒木经惟是当今世界较为另类的摄影艺术家,其风格、审美、品位、艺术感知和文化解读对当下社会有着较高的启示。荒木经惟对“反摄影”、“私摄影”有着不懈的探索,对摄影艺术的创新贡献了不平凡的力量,其艺术风格率性而为、至真至纯、荒诞放逐、神秘深刻。在对其艺术风格进行探究之后,我们应当保持理性的思维,既不一味地宣扬,又不能随意地抛弃,坚持学以致用,敢于突破传统,勇于创新,形成属于自己的独特风格,不断独立思考反省,不断进步。 1 荒木经惟的摄影文化内涵 1.1 荒木经惟艺术创作的文化背景 日本所具有的民独特性对于荒木经惟的艺术创作的风格、心态、潜在倾向具有主导作用,它指导了摄影作品的文化取向和艺术规范。他具有深厚的东方文化培植根脉,有着深刻的日本趣味。例如,日本的浮世绘春宫画就对荒木经惟影响深刻,直接而显而易见。还有《枕草子》这部传统的日本色情文学也很大程度上影响了他的摄影创作。一名摄影家在“光天化日”之下所进行的创作是自己内在心灵不断自我撞击对话的过程,是超越自我,完善自我的结果。现代以来,日本摄影师对死亡、暴力、色情、变态的大量聚焦深刻有力地撞击了人们的视觉感受,荒木经惟们创造的艺术作品风格已经植根于日本的民族精神和民族性格。裸体女人、都市景象等大量出现在荒木经惟的作品之中,神秘而疏远,凝固而易逝,美丽而压抑,荒诞而真实。死亡终不能逃避,尚不如放浪形骸,放荡不羁。 1.2 荒木经惟独特的人生体验 荒木经惟的一生经历不平凡,坎坷却充实,简单却丰富。充满感伤的人生旅程形成了他独特的审美体验,他善于定格人生的某个瞬间,传达真实的情感旅程。荒木经惟70多年的人生旅程,经历了父母双亡、罹患癌症,人生起起伏伏,大喜大悲,毁誉参半,这都为他的摄影作品提供了真实的创作经历与生活经验。作为艺术家要想创作出好的作品,必须是一个热爱生命,热爱生活,敢于迎接质疑与挑战,超越自我界限,并且更加热爱艺术本身的平凡人;还要善于捕捉灵光一现的瞬间,灵感来袭的刹那,会观察适当的时间、空间、背景、地点,在生活中是一个感性的人,但是又要学会理性的独立思考,不断地进行审美实践,提升理论高度,完善理论体系。 荒木经惟 2 荒木经惟的摄影艺术风格 2.1 凸显人性之美

影片《黄土地》在摄影艺术方面有那些特色

在文学艺术中,“我们通常都把地域文化特色作为文学艺术作品的风格的一种重要内涵,甚至于,还把富集地域文化特色作为某种文学艺术作品成熟的一个不可或缺的标志。”“以题材范围来说,人们也看到了,往往是农村题材的作品,最能富集这种地域文化特色。”电影《黄土地》具有浓郁地域特色的影视剧之所以受到观众的喜爱,不可否认其在艺术上所做的努力,但其中所表现出的地域文化特色也是其获得成功的重要因素。影片将黄土高原的自然之美和人物感情体现得淋漓尽致;在的造型意识上,影片主光调暗淡,画面中明暗反差很大,从视觉上给人以凝重、内敛的感觉。质朴悠远的陕北民歌信天游,作为重要的叙事元素,代表着黄土地上永不衰败的生命力,也是新旧文明之间不可或缺的纽带。 一,人物的塑造与地域文化 丹纳有一个很有名的论断是说,“物质文明与精神文明的性质面貌都取决于种族、环境和时代这三大因素。”这就是说,丹纳强调的是地域文化对人有着至关重要的影响,而人正是文学艺术所关心的对象。这样一来,我们看作品的地域文化特色,实际上主要就是看地域文化对作品里的人物的影响了。电影《黄土地》把主要人物设置为四个:顾青、翠巧、翠巧的父亲和弟弟。张艺谋说:”我们能拍摄的内容很少:土地、窑洞、黄河和四个人物。然而,竖画三寸,当千仞之高;横墨数尺,体百里之迥。”片中的每一景物与人物都承担起了符号的作用。 影片中的翠巧最能代表封建制度下中华民族千千万万的受压迫的劳动妇女。她们像翠巧一样默默地承受着精神与物质的双重压力。 影片中的父亲的形象给人留下了更加深刻的印象。顾青初到翠巧家,坐在炕上与翠巧爹聊天,一盏油灯在翠巧爹的身后放着微弱的光,翠巧爹如泥塑一样坐在黑暗中,及至他说自己四十七岁时,镜头推近了一些,我们才能看到他的半剪影一般的脸,脸上的沟壑不由让人想到罗中立的油画《父亲》,观众们被深深震撼。中年的年纪和沧桑的面容的强烈对比,自然让人想到中华民族千百年来承受的精神重负和未翻身的农民艰辛苦难的命运。 影片中放羊娃成为了翠巧的弟弟,沉默寡言,名叫憨憨,实则内心清明。恰就像是黄土地上两手袖着,表情木然,问什么只答一声“噢”的农人们,你以为他们愚钝,可当他们在场上欢快的打起腰鼓,你才能感受到生命的辉煌与热烈。憨憨就像是这群黄土地上的沉默的人们一样,在顾青刚刚开始接触他的时候几乎不说话,只是默默地观察着顾青,随即在共同的生活与劳作中被以顾青为代表的共产党人感化着,直到最后逆着求雨的人流向顾青跑来,代表着群众当中那部分新生力量的觉醒。 影片中送别的场景,采用了民歌的形式,影片中,翠巧在送别顾青的时候说,“顾大哥,我兄弟把黄米糕给你了?尝尝看好吃不?路上找个伴,拉拉话就不累:要是渴,你喝长流水:赶天晚了,你就歇在咱穷人家。”这段话,只要是熟悉陕北民歌的人,一眼就能看出,是出自《走西口》,这是一支在河套地区广为流传的陕北民歌,表现的是女子对于将要出行的心上人的牵挂与叮咛。这几句话出现在翠巧送别顾青的场景中,表达了翠巧对顾青那种无法出口的朦胧的爱恋。在影片中一直没有明言的两人的关系,在这里似乎是给了一个模糊的交待。 二、画面色彩与地域文化 电影《黄土地》获国内外多项大奖,其中有多个为摄影奖项,这与影片的用色是有很大关系的。该片的摄影张艺谋说:“我们要求这部影片的画面色彩要出调子,出情绪,尤其要出情绪,做到饱和凝重,对比强烈。不学中国年画的设色鲜亮,而取它的单纯浓郁。在黄色的

抽象主义摄影流派

抽象主义摄影流派 特点 艺术的本质是感情宣泄,将点、线、面、影调、色彩等抽象符号以某种组合方式来表达感情。认为具象向抽象转化是一种艺术上升华。抽象摄影为第一次世界大战后出现的一种摄影艺术流派。该流派的摄影家否定造型艺术是以可审视的艺术形象来反映生活、表现艺术家审美感受的这一基本特性,宣称要把摄影"从摄影里解放出来"。初期,用无底放大法省略去"被摄体"的细部纹理和丰富影调,制作成仅表现其形状的"光图画"。后来发展到或运用光线,或剪辑集锦,或中途曝光,或拍摄时震动照相机使被摄体形象在底片中的结象模糊,或多次曝光使之重影,直到改变画面的表面结构,改变被摄物体的原有形态和空间结构,力图使用所谓形式、影调(色彩)和素材的"绝对抽象的语言",使被摄物体转变成某种不能辨认为何物的线条、斑点和形状的结合体。以表现该派艺术家奉为圭臬的所谓人类最真实、最有本质力量的潜意识世界。在作品中,被摄物体只不过是被艺术家借来随心所欲地产生表现自身想象和个性"旋律"的音符。 主要摄影家和作品 抽象摄影的发轫者为泰尔博(1800-1877)。开始时,作品画面仍保持一定程度的可辨认性。至一九一七年摄影家科班

(1882-?)用木片和透明玻璃碎片拍摄的《波尔多画报》就已完全不可辨认了。一九二二年,匈牙利抽象画家莫荷利纳基(1895-?)在曼瑞(1890-?)等人的基础上加以发展,并从理论上予以确立。随后,抽象画家康丁斯基、克勒等引进了显微摄影和X光摄影,从而大大扩大了抽象派摄影的表现范围,丰富了摄影艺术的语言,建立了自己的艺术体系,并风行于欧美等国。该流派的代表人物,除文中已提及的外,尚有史格特、芬宁格、安真兰特、佛莱泰、温隙斯特、格连巴晤、夏德和布留奎尔等。

世界摄影艺术流派简介

《世界摄影艺术流派简介》哪个适合你? < 楼主:观海听涛可以将本主题收录到自己的博客> 艺术上的流派,是指文艺领域内具有某种共同创作倾向和创作特色,并有一定约社会影响的集团和派别。但摄影艺术流派的形成和产生,除了与当时出现的社会思潮和艺术思潮有关外,它还和科学有着不可分割的联系。因为摄影本身是一门技术,同时,也是一门科学,随着科学的发展,摄影技术在不断提高。科学家们利用日益提高的各种技术,进行种种探索与研究,使摄影器材不断地改进、丰富和提高。它为摄影流派的产生提供了物质条件、使摄影艺术语言不断丰富和造型手段、表现方法不断加强和提高。此外,加上摄影艺术家自身的不断成熟,这些都是摄影艺术流派产生的重要条件。 在摄影出现以来的一百多年内,世界上主要的摄影艺术流派有下列几种,这里我们分别对各种摄影艺术流派作筒略的介绍。 第一节、绘画主义摄影 绘画主义摄影产生于19世纪中叶的英国.它是盛行于20世纪初摄影领域的一种艺术流派。 “绘画派”摄影又称“画意”摄影.因为绘画摄影都是平面视觉艺术,加上早期的摄影艺术与绘画有着干丝万缕的联系,那时许多摄影家本身就是画家,二者之间就像亲生兄弟一样。这一流派受当时被祟尚的学院派古典主义或浪漫主义绘画影响很深,他们认为只有借助于绘画的魅力,才能使摄影跨进真正的“艺术的行列”,所以许多摄影家热衷于拍摄和“制造”一幅幅类似油画效果的“艺术”照片。他们在创作上追求绘画的效果,或“诗情画意”的境界。这一流派的发展大致经历了三个阶段:仿画阶段;崇尚典雅阶段,画意阶段。 绘画主义摄影经历了较长的发展阶段,第一个绘画主义摄影家是英国画家希路,他擅长人像摄影,作品结构严谨,造型优雅。1851年一1853年是绘画主义摄影的成长时期,l860年一1890年“绘画派”摄影风靡世界各国,在世界摄影沙龙里占有绝对的统治地位。 1857年,雷兰德(1813一1875)创作了一幅作品:《两种生活方式》这是一幅以摆拍拼放而成的,具有文艺复兴风格的作品。它标志着绘画主义摄影艺术的成熟。这一时期的作品,其题材大都有较强的宗教色彩,含有一定的规喻性。拍摄时,作者预先有准备,然后以摆拍为主,并通过暗房加工而成。这种摄影追求照片画面的绘画效果。随后绘画主义摄影的内容有所扩大,但风格仍祟尚古典主义,造型和构图仍没有脱离学院派的法则。当绘画派发展到画意阶段时,就注重追求作品的情感、意境和形式的美。 由于绘画主义的创作大都脱离生活,加上创作上的被动,后来随着摄影器材的改善和提高,人们的审美趣味不断地变化,它受到了“自然主义”的冲击,失去了它的绝对统治地位。但尽管如此,在当今的摄影领域里,仍有它的席位。 第二节、印象派摄影 这种流摄的作者们运用软焦点镜头进行拍摄,布纹纸洗印,在照片上追求一种模糊朦胧的艺术表现效果。正如画意摄影中的“模糊”照片一样,能给人以一种特殊的美感。所以,这类作品受到一些人的欢迎。 影像模糊朦胧的表现方法大致分为两种,一种是在拍摄时柔化,另一种是在放大时柔化。随着新的拍摄技术的发展和新材料的出现,印象派作品从对镜头成像的控制发展到暗房加工。他们提出:“要使作品看起来完全不像照片”,并且认为“假如没有绘画,也就没有真正的摄影”。在这种理论指导下,印象派摄影家还用画笔、铅笔等工具在照片画面上加工,特意改变其原有的明暗变化。印象派摄影家使自己的作品完全丧失了摄影艺术自身的特点。这些作品的主要特色是调子沉郁、影纹粗糙,富有装饰性,但缺乏空间感。最早的印象派摄影展览是1889年在英国举办的法国印象派绘画摄影展。在摄影家罗宾的影响下,提出“软调摄影比尖锐摄影更优美”的审美标准,提倡“软调”摄影。 这种流派的代表作有拉夫罗亚在1900年创作的《扫公园的人》、G·德比逊(1889)创作的《葱田》、E·J·廉斯坦普约(1903)创作的《夏天》等。

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档