浅谈古琴音乐的节奏与节拍
- 格式:doc
- 大小:41.50 KB
- 文档页数:5
中国古代音乐中的节奏与演奏方式中国古代音乐作为中华文化的瑰宝之一,拥有悠久而独特的发展历史。
在古代音乐中,节奏和演奏方式起着重要作用,通过这些方面的表达,古代音乐传达出了丰富的情感和思想,展示出了中华民族的智慧和魅力。
一、节奏与古代音乐节奏在古代音乐中被用来控制和组织音乐的时间流逝和结构,使音乐的旋律和和谐更加明确。
在中国古代音乐中,节奏常常通过打击乐或鼓点来表现出来。
由于古代音乐乐器的限制,打击乐器成为了最常用的节奏器。
例如,古代宫廷音乐中的“琴瑟合奏”,在演奏过程中通常会有一位宫廷乐师使用敲击器敲打节拍,以保持整个音乐曲目的统一和稳定。
另外,节奏在古代音乐中还通过音符的长短和重心的分布来体现。
中国古代音乐中的“八分音符”、“八度音”等记谱方式,通过不同长度的音符来表示不同的节奏变化。
这样的记谱方式,使得演奏者能够准确地把握音乐的节奏感,保持音乐的稳定和准确。
二、演奏方式与古代音乐古代音乐的演奏方式具有独特的特点,反映着古代人们对音乐表达方式的研究和积累。
古代音乐的演奏方式主要包括声乐和乐器演奏两个方面。
声乐是古代音乐中最直接的表达方式之一。
在古代宫廷音乐中,皇帝或贵族常常亲自演唱,用声音来表达情感和思想。
在古代音乐的演唱中,演唱者不仅需要具备良好的嗓音与音准,还需要具备扎实的音乐功底和丰富的表演技巧。
古代音乐的声乐表演强调情感和内涵的传达,更加注重音乐的细腻与感染力。
乐器演奏是古代音乐中另一种重要的表达方式。
中国古代音乐器乐的演奏种类繁多,包括弦乐、管乐、打击乐等。
不同的乐器演奏方式形成了不同的音乐曲风。
例如,中国古代琵琶的演奏方式以指法和技巧为核心,注重旋律的表达和变化;而古筝的演奏方式则注重轻柔和悠扬的音色。
在古代音乐的演奏过程中,演奏者通常同时表演与演奏,增加了音乐的视觉效果。
例如,古代舞蹈音乐表演中常常有舞者与演奏者的配合,通过舞蹈的动作和姿态来增强音乐的表达效果。
三、古代音乐的演奏艺术在演奏古代音乐时,演奏者需要掌握一定的演奏艺术。
古琴节奏不靠谱?古琴谱中有节拍标识吗古琴特有的减字谱又称指法谱,是古琴常用的一种以记写指位与左右手演奏技法为特征的记谱法。
因为它是将古琴文字谱的指法、术语减取其较具特点的部分组合而成,故名'减字谱'。
由唐末琴家曹柔创立的古琴文字谱,是由文字谱减化而来。
这种记谱法使用减字拼成某种符号记录左手按弦指法和右手弹奏指法,它是一种只记录演奏法和音高,不记录音名、节奏的记谱法,其特点为:'字简而义尽,文约而音赅'。
可见减字谱中确实没有标出明确的节奏。
但是这并不表示古琴节奏就无理可循。
早先的古琴谱中并没有明确的节拍标识,这就和很多古文不标句读一样,很多古书中的文章没有标明句读并不代表诵读时应该不换气的一直读下去,所谓“篇中有度,句中有侯,字中有肯”,读古文时是依据文言虚词“之、乎、者、也、矣、焉、哉”的位置及作用来断句,但对于复杂的句式,初学者很难弄清如何断句,所以韩愈在《师说》中提到“彼童子之师,授之书而习其句读者也”,教会学生怎样断句是老师的责任。
古琴曲的传授也是这样,古代授曲时往往是一对一对弹,老师逐句示范节拍是重要教学内容。
而在广陵琴派特有的唱弦教学方法中,老师更会将节奏用唱的方式直接传授给学生。
在古代琴谱中,古人也曾做过许多标识节拍的尝试,早先的节拍标识较为粗略,古琴谱中常见的“缓、急、轻、重、连、息、少息、大息、人慢、大慢”等文字就是为了表明节奏,至清代出现了用工尺板眼(节拍符号)在琴谱上标注节拍。
现、当代古琴家们在打谱、汇编琴谱曲集、出版教材时则普遍使用更为形象、可视性强的简谱或五线谱来给古琴原有的减字谱标注节拍,在某些层面方便了古琴的普及与传播。
提问,加群可添加小编微号信gqdjt520,欢迎骚扰宋代名琴【梅梢月】琴箫合奏《疏影》李凤云王建欣弹或不弹琴都在那里好或变坏皆由你“春水无风无浪,春天半雨半晴”琴歌欣赏《鹤冲霄》王迪初学者到底需要怎样一张古琴,练习琴可是鸡肋?剑胆琴心细读金庸书中的古琴高手《雪山飞狐》篇李祥霆古琴教学视频集合篇(左右手基本指法及曲目)。
八七拍子的强弱规律1. 引言八七拍子是中国传统音乐中常见的一种节奏形式,也是中国古典音乐的基本节拍之一。
它具有独特的韵律和节奏,使得中国古典音乐具有了独特的魅力。
本文将探讨八七拍子的强弱规律,从音乐理论和实践的角度进行分析。
2. 八七拍子的基本结构八七拍子是由八个小节和七个拍子组成的,每个小节有两个拍子。
在八七拍子中,第一、第三、第五、第七个拍子被称为强拍,而第二、第四、第六个拍子则被称为弱拍。
这种强弱交替的节奏形式赋予了八七拍子独特的韵律感。
3. 强弱规律的音乐理论解释八七拍子的强弱规律可以从音乐理论的角度进行解释。
在西方音乐理论中,强弱规律可以被解释为节奏的强弱变化。
强拍通常是音乐中的重点,它们给予音乐以稳定感和重要性。
而弱拍则用来衬托强拍,起到衔接和过渡的作用。
在八七拍子中,强拍和弱拍的交替使得音乐节奏更加丰富多样,增加了音乐的层次感和动感。
4. 八七拍子的演奏技巧在演奏八七拍子时,演奏者需要注意强弱规律的表现。
强拍应该用更加有力的力度演奏,使其突出于整个节奏中。
弱拍则需要稍微放松力度,以产生明显的强弱对比。
演奏者还需要注意强拍和弱拍之间的过渡,使音乐的节奏更加流畅自然。
5. 八七拍子的应用和表现手法八七拍子的强弱规律在中国传统音乐中得到广泛应用。
在古琴、古筝、二胡等传统乐器的演奏中,八七拍子常常被用来表现出音乐的节奏感和情感。
演奏者可以通过演奏技巧来表现八七拍子的强弱规律,进一步丰富音乐的表达。
除了在传统音乐中的应用,八七拍子的强弱规律也可以在现代音乐中找到。
许多中国古典音乐的元素被融入到了现代音乐中,使得现代音乐更加多元化和丰富。
八七拍子的强弱规律为现代音乐增添了独特的中国风格,使其在国际音乐舞台上独树一帜。
6. 结论八七拍子的强弱规律是中国传统音乐中的重要元素,它赋予了音乐以独特的韵律感和动感。
通过深入分析八七拍子的强弱规律,我们可以更好地理解和欣赏中国古典音乐的美妙之处。
同时,八七拍子的强弱规律也为现代音乐的创作提供了新的思路和表现手法。
关于古琴知识点总结1. 古琴的起源和历史古琴起源于中国,其历史可以追溯到两千多年前的春秋战国时期。
古琴最早出现在中国的秦国,在史书中有关于琴的记载。
古琴的历史悠久,渊源流长,经历了多个朝代的演变和发展。
在汉代,古琴被列为宫廷音乐乐器,成为贵族文人的代表性乐器。
隋唐时期,古琴的制作技艺得到了进一步的提高,琴身更加精致,琴音更加优美,成为了文人雅士们追逐的音乐艺术。
2. 古琴的音律和演奏技巧古琴的音律是中国传统音乐的重要组成部分,它是由五声音律构成的。
古琴的五声音律分别是宫、商、角、徵、羽,也被称为宫商角徵羽。
它们代表了音乐的基本音调,是古琴演奏中的基本音阶。
古琴的演奏技巧主要包括指法、琴身手法和调弦技巧等。
指法是指用手指按弦,发出不同的音调。
琴身手法是指演奏时手部的位置和动作,会影响到音色和音质。
调弦技巧则是调整琴弦,来获取不同的音调和音色。
3. 古琴的制作工艺和材料古琴的制作工艺是继承了中国传统手工艺,要求匠人具备精湛的技艺和对音乐美学的理解。
古琴的制作材料主要有琴身、琴弦、琴桥和琴柱等。
琴身是古琴的主体部分,一般采用松木或者枫木等高质量木材制作而成。
琴弦是发出音调的主要部分,一般采用丝线或者鱼线制作。
琴桥和琴柱是支撑琴弦和固定琴弦的部分,一般采用坚硬的材料制作而成。
4. 古琴的文化内涵和艺术价值古琴在中国传统文化中有着极其丰富的内涵和意义,是中国传统音乐的代表之一。
古琴音乐以其深远的内涵和高雅的情调,被誉为“天籁之音”,成为了中国古典音乐的代表。
古琴音乐体现了中国人的审美情趣和精神追求,具有独特的艺术价值和文化价值。
古琴在中国传统文化中还寓意着君子风范和高尚情操,成为了中国传统美德的象征。
5. 古琴对现代社会的影响和传承古琴作为中国古代的传统文化艺术之一,在现代社会里依然具有重要的影响力。
古琴音乐的美妙和独特性,吸引了越来越多的人去学习和研究。
古琴演奏者不仅在中国受到高度的尊重,还在国际上备受关注。
古琴探究|古琴曲及古琴演奏技巧琴曲结构琴曲一般具有:'散起'、'入调'、'入慢'、'复起'、'尾声'的琴曲结构。
此外还有一些远古的琴曲,从其他音乐体裁移植过来的琴曲,以及专为伴奏歌唱的琴曲等,它们又有自己特殊的曲式。
散起:在琴曲的开始,有一段自由节拍,速度徐缓的散板,琴家称为'散起'。
它的曲调性不一定明显,主要是运用主音、属音把调性确定下来。
它的长短决定于全曲的规模和表现需要,形成全曲有机构成的一部分。
如:《胡笳十八拍》(开始)入调:经过充分酝酿准备之后,开始展示乐曲的主要音调。
这时节拍已经纳入常规,曲调性也大大加强,琴家称为'入调'。
一些形象鲜明、悦耳动听的主题音调在这一部分依次出现,经过重复、对比、变化、发展后,把音乐逐渐推向高潮。
高潮的部分往往是在加快速度、展开音域和加强音色对比的情况下形成的。
一些加强曲调力度的双音,也常常用在这些地方。
这一部分常常要占全曲一半以上的分量,是构成琴曲的主要部分。
入慢:高潮之后,情绪逐步平稳下来,进入琴曲的'入慢'。
这时往往利用明显的节奏对比或调性变化,把乐曲引进一个新的境界。
复起:在一些规模较大的琴曲中,有时还插入带有结束意味的素材,或部分地再现前面的主题,或变形地重现前面的材料,称为'复起',使得乐曲有一波三折、欲罢不能的情趣。
尾声:经过上述一系列的发展变化,最后用泛音奏出轻盈徐缓的乐句,把全曲结束在主音上,造成余音袅袅的效果。
许多琴曲的'尾声'就是这样构成的。
演奏形式琴曲独奏:琴曲独奏指古琴的纯器乐独奏曲,可依其长度及段数分为小型、中型及大型者。
A:小型(长一、二分钟,二、三段的短曲)。
例如:《玉楼春晓》(约一分、三段)《良宵引》(约一分、三段)《耕辛钓渭》(约一分、一段)B:中型(约长三分至七分钟,六至八段者)。
略谈古琴音乐艺术2。
在艺术表现上,古琴音乐往往有两个或两个以上的重要旋律,但它不是a、b、三段体的再现,而是音乐内容的发展关系和提升同时,多次出现的旋律并不是一般意义上的“主题”。
例如,《潇湘水云》中的两个“水云”两次将音乐引向高潮,而不是强调和再现。
从两个“水云”中提取的部分是重要的和强调的“梅花三坊”的两个主要旋律分别出现了三次,这是音乐的发展。
这不是“再现”或“旋转”的效果这是因为在这三种现象中间的音乐既不是一种比较的插入,也不是新音乐材料的发展,也不是前后音乐的连接。
这是一个与出现的三个主要音调同样重要的发展环节。
第一个主音在第二个主音出现之前出现三次。
一些主音之间的音乐也有主题性质,其他部分不是间奏。
这构成了这首歌的独特结构《追忆似水年华》有着非常生动的基调,多次出现。
它令人印象深刻且独立,但它的结构非常小。
它的音调形式是纯音,与前后的音乐有明显的区别,所以不是主题。
这在这首歌中非常重要。
这是主题的最后一笔。
3。
古琴音乐也有着丰富的发展技法和独特的特点。
例如,它的扩展、建模、变异和其他关系都是由思想和感情的支配产生的。
因此,结果是前后连接成一个整体,给人一种连续性和自然进步的感觉,没有任何雕刻痕迹。
一些对比鲜明的两个形象都是从一个基本材料上改变过来的,梅花三坊的两个主题就是这样的。
4。
古琴音乐的一些过渡段落和衔接部分不仅是为了过渡和衔接,而且对音乐的发展起到了重要的推动作用,具有独立而生动的形象。
如《潇湘水云》中的“水云之声”、《梅花三弄》中三个泛音片段中除“第二主题”以外的音乐,以及《追忆似水年华》中多次出现的“和谐”音型等5。
力量是音乐中的一个重要因素除了长处和短处,古琴音乐也有谬误和现实。
这比只有强和弱的表现更详细和生动。
古琴音乐的方形和规则节奏成为次要形式,可能是由于实际情况的应用。
然而,古琴音乐的传统是,变化的节拍通常自然地与内容和情感需求相匹配,并成为主要形式。
是最基本和最常见的6。
古琴音乐的特点及演奏技巧古琴音乐是中国传统音乐中的一种重要形式,具有独特的音乐特点和演奏技巧。
在古琴音乐中,强调内心的表达和情感的传达,力求达到心灵与音乐的完美融合。
下面将分别介绍古琴音乐的特点和演奏技巧。
古琴音乐的特点:1. 口琴音乐的特点之一是以简单、朴素、含蓄的音乐语言表达情感。
通过琴弦的振动和手指的轻扫,古琴音乐营造出一种静谧、深沉的氛围,让人感受到一种无声却有力的内心交流。
2. 古琴音乐具有独特的音色和音质。
古琴本身的材质和工艺决定了它的音色非常纯净、清澈,给人一种深邃的感觉。
演奏时,琴音袅袅、悠扬动听,令人陶醉其中。
3. 古琴音乐注重情感的表达和内心世界的交流。
演奏者在演奏时常常将自己的情感和心情融入其中,通过琴音传达出自己的思想与情感,使得古琴音乐更加生动、丰富。
古琴音乐的演奏技巧:1. 弹奏技巧:古琴演奏有“五律”,即左手握律、右手抚律、两手配合、五指停律、心手合一。
左手握律主要是指用手指把握琴的音律,右手抚律是指用右手指轻轻抚弄琴弦,产生音响。
两手配合是指左手与右手的协调配合,五指停律是指控制各个手指的停留时间和力度,心手合一是指用心灵感受音乐,让手指动作更加自然流畅。
2. 音调处理:古琴音乐在演奏时需要处理好音调的起伏和转折。
演奏者要根据曲调的变化,灵活调整音调的高低,把握好每一个音符的力度和节奏,让音乐表达更加传神。
3. 情感表达:古琴演奏强调情感的表达,演奏者要将自己的情感融入到音乐中,通过手指的轻扫、琴弦的振动,传递出内心的感悟和情感。
演奏时要注重情绪的起伏和情感的表达,使音乐更加生动和感人。
古琴音乐是一种独具魅力的音乐形式,它不仅传承着中国古代音乐的精华,更体现了演奏者的内心世界和情感表达。
通过掌握古琴音乐的特点和演奏技巧,演奏者可以更好地理解和演绎这一古老的艺术形式,将古琴音乐的美妙传承下去。
愿更多人能够欣赏、学习和继承古琴音乐的魅力,让这一优秀的音乐形式得到更广泛的传播和发展。
浅析王迪《弦歌雅韵》中琴歌的音乐特点黄诗沁四川师范大学音乐学院摘要:王迪是我国著名的古琴家、民族音乐学家,她师承于九嶷派古琴大师管平湖先生门下,深得琴艺真传, 1948年进入中央音乐学院作曲系学习,1953年毕业后到中国艺术研究院音乐研究所从事古琴研究50余年[1]。
1978年以后,王迪专注于琴歌的研究整理工作,在琴歌的研究、定谱方面有许多研究成果[2]。
《弦歌雅韵》是由王迪整理的琴歌集,其中收录了她整理定谱的100首琴歌,笔者主要对《弦歌雅韵》中收录的100首琴歌在定调、调式、节拍、节奏、旋律、结构等音乐特点上进行研究。
关键词:《弦歌雅韵》琴歌音乐特点中图分类号:J605文献标识码:A文章编号:1008-3359(2019)04-0015-02一、定调、调式《弦歌雅韵》中所收录琴歌的定调方式多样,调式也较为多样。
(一)定调在定调上,《弦歌雅韵》中的琴歌主要分正调和外调两类,其中,正调最为常用。
正调定弦,一至七弦依次为:徽、羽、宫、商、角、徽、羽,音高分别为:5612356。
《弦歌雅韵》中,采用正调的琴歌共64首,分别为《黄莺吟》《履霜操》《醉翁吟》《伯牙吊子期》《捣衣曲》《杏坛》《清江引》《竹枝词》《清平乐》等。
外调有很多种,其应用皆较正调较少,但在琴曲、琴歌中也非常常见,其中较常用的外调有慢角调、蕤宾调、凄凉调和无射调等。
《弦歌雅韵》所收录的100首琴歌中,采用外调的琴歌共36首。
其中,慢角调的定弦方法为“以正调为基础慢三弦”,采用此调的琴歌有12首,分别为《文君操》《扊扅歌》《四思歌》《长相思》等。
蕤宾调的定弦方法为“以正调为基础紧五弦”,采用此调的琴歌有10首,分别为《渔歌调》《大风唱》《满江红》等。
凄凉调的定弦方法为“以正调为基础紧二五弦”,采用此调的琴歌有6首,分别为《阳关三叠》《飞鸣吟》《忆秦娥》等。
无射调的定弦方法为“以正调为基础紧五弦慢一弦”,采用此调的琴歌有6首,分别为《黄云秋塞》《胡笳十八拍》《减字木兰花》。
中国古典音乐的节奏中国古典音乐作为中国传统文化的瑰宝之一,以其独特的韵律和节奏带给人们身心的愉悦。
作为一种有着几千年历史的艺术形式,中国古典音乐的节奏体现了深厚的文化内涵和音乐智慧。
本文将从节奏的起源、特点以及运用等方面探讨中国古典音乐的节奏。
一、节奏的起源与发展中国古代音乐的节奏可追溯至古代乐府诗。
《乐府诗集》中大量的民歌调,代表了古代音乐的节奏模式,这些模式在后来的民间音乐和古典音乐中得到了广泛的运用。
随着时间的推移和社会的发展,中国古典音乐逐渐形成了独特的节奏风格。
二、中国古典音乐的节奏特点1. 简练而富于变化:中国古典音乐的节奏通常简练而富于变化,通过各种不同的时间间隔和音符排布,呈现出丰富多样的节奏效果。
例如,古琴音乐中的琴意即以节奏变化为主要特点,在独奏中形成独特的韵律美。
2. 重视韵律的抑扬顿挫:古典音乐的节奏一般强调韵律的抑扬顿挫,通过音符的停顿和延长来表达情感和意境。
这种节奏特点使得中国古典音乐在表达情感和描述画面时更加准确和生动。
3. 和谐而有序:中国古典音乐的节奏注重和谐和有序,通过严格规定的节奏模式和规律性的音乐结构,营造出一种和谐的音乐氛围。
这种和谐的节奏为音乐的发展和演奏提供了基础。
三、节奏在中国古典音乐中的运用1. 起承转合:在中国古典音乐中,节奏常常用于表达音乐行进的发展和演进。
节奏的起伏和变化,通过起承转合的手法,使得音乐作品更富有层次感和表现力。
2. 扬声器:节奏在古典音乐演奏中可以有节奏加速或减速的效果,有时也能通过速度和力度的变化,使得音乐作品更加丰富多样。
例如,在京剧表演中,演员通过控制节奏和节拍,来表现剧情的紧张和激烈。
3. 艺术创新:在当代的中国古典音乐中,节奏的运用已经发生了一系列的变化和创新。
从融合西方音乐元素到创造全新的音乐形式,节奏的变化为中国古典音乐注入了新的活力和创造力。
总结中国古典音乐的节奏是其独特之处和魅力所在,通过其丰富多样的节奏模式和变化,使得音乐作品更加生动和有趣。
解读古琴音律中的五音古琴用的音律是五音十二律。
五音即“宫、商、角、徵、羽”类似现在简谱中的1、2、3、5、6。
即宫等于1(Do),商等于2(Re),角等于3(Mi),徵等于5(Sol),羽等于6(La)。
但是这“宫商角徵羽”的名称是何时形成的呢?它们又是从哪里来的呢?最早的“宫商角徵羽”的名称见于距今2600余年的春秋时期,在《管子·地员篇》中,有采用数学运算方法获得“宫、商、角、徵、羽”五个音的科学办法,这就是中国音乐史上著名的“三分损益法”。
那么,“宫商角徵羽”这五个名称又是从哪里来的呢?这就有多种说法了。
有的研究者说:它来自古代的天文学,即是从二十八个星宿的名称而来的,如“宫”来自二十八星宿环绕的中心——中宫,其他四音来自不同的星宿名称,这是“天文说”;而有的研究者说:它来自古人驯养的畜禽,说“牛、马、雉、猪、羊”五个字在古代的读音和“宫、商、角、徵、羽”近似,这是“畜禽说”;有的研究者说:它们来源于古代氏族的图腾,这是“图腾说”;而在古代的音乐著作《乐记》中的说法则为:宫为君,商为臣,角为民,徵为事,羽为物。
说宫音代表国君,商音代表万民……这是“君臣说”。
不论是“天文说”、“畜禽说”、“图腾说”或“君臣说”,各种说法都有一定的道理,都给音乐涂上了一层或神秘、或朴素、或带有封建主义伦理观念的色彩,表达了中国先民的不同的音乐观念。
宫、商、角、徵、羽为5音五音不全就是指这5个的。
分别是简谱中的1、2、3、5、6 中国古代是五音律,后来在某个朝代从古巴比仑传来了8音律即 1 2 3 4 5 6 7 <高音>1丰富了我国的音乐,再后来就是12音律。
【宫】五音之一。
通常相当于今首调唱名中的do音。
“宫”音为五音之主、五音之君,统帅众音。
《国语·周语下》曰:“夫宫,音之主也,第以及羽。
”《礼记·乐记》曰:“宫为君、商为臣、角为民……”宋张炎《词源·五音相生》亦曰:“宫属土,君之象……宫,中也,居中央,畅四方,唱施始生,为四声之纲》。
浅谈古琴音乐的节奏与节拍--------------------------------------------------------------------------------2006-03-17 施宏记得初学琴时,我的蒙师刘善教先生和我谈到古琴演奏的一些特点时说:“当今琴界各家演奏风格各异尤其是节奏方面:各音乐院校中的专业演奏人员在节奏的把握上十分严格而民间琴家相对来说则比较自由。
”这话在当时我并不能十分理解。
限于那里所掌握的乐理知识,无论节奏有多复杂反正都离不开固定节拍的限制:一曲既成旋律已定节奏还有何自由可言?所能变化的不过是速度、力度而已。
习琴日久所闻稍广我对八年前刘先生的这一席话才渐渐有了新的认识缘于古琴音乐的历史及文化内函缘于其审判表现的独特追求,它在表现形式上确实有别于其他形式的音乐既不同于西洋音乐,也不同于普通意义上的中国民族音乐。
其中最突出的莫过于关于节奏的处理了。
一般来说,一段乐曲的构成,终离不开一定规律的强弱交替,在本文称之为“节拍”,在传统民乐里则称之为“板眼”。
无论是节拍还是板眼,其规律往往是相对固定各式的不断重复,正如一般乐曲前所标明的3/4、4/4之类。
即使是民乐中所谓的“放慢加花”的变奏手法,倡其旋律的板眼骨架仍然没变,或一板一眼,工一板三眼,如此重复下去。
然而用以上的规则去分析古琴曲,就常常不能相符了。
琴曲中虽也讲究强弱的起伏,但是其并无固定的拍节规律:一犟一弱、一强两弱、三弱、四弱、五弱、乃至半强半弱等毫无规律地任意交替,甚至有的琴曲(如《搔首问天》)还出现了非整数拍的散板;非但如此,即使是同一琴曲,到了不同琴家的手里,这种强弱交替的对应或者音符的时值又常常会大相径庭。
是什么原因导致了古琴音乐的这种自由节奏的现象?这其中难道就完全没有规律可循吗?众所周知,在中国古代,“琴、棋、诗、画”被称为“文化四艺”。
作为读书人如果不具备这些艺能似乎就很难被看作“才子”,而“琴”作为四艺之首自然也就脱不了其文化上的干系。
自从被抬到了“圣器”的高度之后,古琴再也无法以纯音乐的身份而独立存在了。
在文人们看来,一首琴曲也便如一篇文章或是辞赋,在通篇结构上自有其“起、承、转、合”,而在每一乐句中也当然如诵读文章般有“抑、扬、顿、挫”、“轻、重、徐、疾”,而这种起伏跌宕又融合于通篇的行文脉络,恰如一幅铁草书法般错落有致,所谓“疏可走马、密不容针”,绝非机械性的固定节拍所能束缚的。
有唐以降,古琴流传了千年的记谱方式一直是“减字谱”——以汉字的偏旁组合来标明指法,从而也确定了每个音符的音高。
但是这种记谱方式绝无时值的反映,即如其中的“省”这一各时间有头的符号也并未规定准确的休止时值,该长该短全凭演奏者自由把握。
也正是这一原因,“减字谱”在讲求准确的现代文明面前被视为一种不完善的记谱法。
在今天,刊印琴谱时“减字谱”与简谱工五线谱并行者有之,各种高新技术开发区发明的古琴记谱法也是层出不穷。
然而从历史的观点来看,任何一种理论或是方法都会在实践中不断完善和发展。
作为旋律的一个重要因素的节奏的规定在古琴曲的演奏中如果真得是不可或缺的话,那么在因袭了上千年的减字谱中必定会有所反映。
中国的工尺谱中很早就有了板眼的记录方法,近代较晚出现的《梅庵琴谱》中也有了点拍的标注。
由此我们是否可以猜测,减字谱在一千多年来始终未被加上节奏的标注也许正是先人们一种有意识的行为?华夏民族在几千年的社会行为中大致来说是比较讲究规范化和自我克制的。
一句话,就是强调共性。
也正因为如此,在作为精神生活的调剂甚至可以说是弥补的艺术当中所表现出来的个性化因素也就显得格外的动人和富有吸引力,这就决定了华夏民族在艺术中所反映出来的审判基调——即追求个性化的表现,所谓“字如其人”、“文如其人”等等。
古琴艺术当然也不例外,当一首琴曲在谱上并无明确的节奏规定时,十个打谱的人就能演奏出十种完全不同,或者至少是不完全相同的曲声来。
每个人都可以按照自己的理解,根据自己的感受去自由发挥;甚至赋一个人在不同的时间里演奏赋一琴曲也会有不同的处理。
姑且不论因为修养底蕴的深浅而产生的高下之分,至少这种节奏的不确定性不正是给了每一位演奏者以自由发挥的空间吗?由此而产生的多样而又回异其趣的审判个性也正是古琴音乐的魅力所在;往往是截然不同的演奏风格却让听者觉得难分轩轻,或是是见仁见智。
这种相对于演奏者而言的自我肯定也决定了古琴艺术应当是一门真诚的艺术,或者说是自我的艺术。
这也就是为什么除了琴箫合奏(其实是齐奏)和自弹自唱以外,传统的古琴演奏形式极少有和其他乐器合奏的例子的原因。
根据史实记载,加之出土文物的佐证,先秦至今,古琴音乐至少发展了三千年以上。
而比较起来,欧洲音乐从巴洛克时期至今不过四百年左右的历史,即使从最初的宗教“素歌”算起也不到一千年。
根据历史发展规律的对应性,我们是否可以认为古琴音乐在遥远的从前也曾经象后来的本文音乐一样有着较为整齐的节拍和较为严格的节奏呢?也许只是随着审判的改变而逐渐摆脱了格式化的节拍束缚,正如现代本文音乐力图突破调式、调性一般?我认为这是完全有可能的,这从中国古代的诗歌中可以找到一些线索。
我们知道,从《诗经》到唐代律绝以至于宋元词典,中国古代的诗词大多是和乐而歌的而且古琴最初的表演形式也正是和歌而奏的,“琴歌”这一形式一直保留到了今天。
因此,研究古琴音乐不能不考虑到它和诗歌之间在历史发展中的相互影响。
尤其是歌唱的旋律已不可考,但是诗句的音乐韵律还是能反映出一些节奏方面的信息的。
从现在的史料看,先古、先秦诗歌,从最早的“断竹,续竹;飞土,逐肉”(《弹歌》)到汉乐府为止,绝大多数都是四言以下的(《楚辞》是一个例外),而且除去“兮”字之类的语气词,分句大都较为整齐。
由于字数少,音节简单,所以歌唱起来节奏、旋律应该不会太复杂,想象起来其音乐效果大概类似于现在西南一些较原始的少数民族地区的民歌吧?到了魏晋南北朝,出现了五言诗,歌唱的音节和旋律相应地丰富了起来。
到了隋唐,每句字数增加到七言,而且出现了格律诗,字与字之间都以严格等距的平仄方式交替,这一切都可看成是歌词受到了音乐节奏的制约。
尤其是律、绝中所谓的“一、三、五不论,二、四、六分明”更可以印证节拍重复的固定间距。
与时代音乐同步的古琴音乐也不可避免地要受到其影响。
由是可以推测那个时代的古琴音乐(特别是琴歌)大概也完成了节拍、节奏的定型化。
吟、猱、绰、注在古琴演奏中的作用--------------------------------------------------------------------------------2006-03-17 梅曰强吟、猱、绰、注是古琴演奏时丰富音色、表达琴曲内在感情的重要技法,也是极为重要的的基本功。
由于它不是独立存在的指法,而是附属于指法的一种技巧动作,它在演奏中应用的好坏不影响节奏、音准,往往不为演奏者认识它的真正作用而忽视作为一项基本功去锻炼,仅仅随着指法肤浅的表现一下,这样有碍古琴艺术的“韵”声的发挥,更重要的是不能在古琴中将中国民族文化艺术以“意”为主的特色体现出来,所以必需深刻地研究它的作用,引为重要。
古人云“当吟则吟、当猱则猱。
”是很有道理的。
什么叫“当”,什么叫“不当”,古人没有说清楚,也很难说清楚。
要想搞清楚“当”字,首先要了解它的特点和作用。
因它不是独立存在的指法,就没有时值给它表现,必须根据音与音之间的音程时值来决定它“当与不当”,也就是说音与音之间有时间,如:一拍或两拍,这样它才能表现一下。
如果没有时值条件它就无法发挥,在一首琴曲中存在上述时值条件的节拍很多,是不是都要让它发挥呢?这又是一个“当与不当”的重要关键。
所谓“当”就要根据琴曲感情需要应用,如果琴曲感情不需要而乱加吟、猱,这样不仅不能把琴曲的真正感情表达出来,同是还产生“华而不实”的感觉,冲淡了琴曲的感情。
至于“当”与“不当”则是一种修养,不能用直观的方法说清楚,只能用加深自身修养来解决。
了解吟、猱、绰、注的作用是一种修养,它的作用有三:一、丰富音色作用。
用单音组合琴曲没有生气,很呆板,更谈不上感情,只有加上吟、猱、绰、注的技巧,才显示出琴曲的音色美,富有感情,有朝气,把琴曲的韵味特色体现出来。
二、控制节拍作用。
两音之间如果是间隔一拍或两拍,仅用等时值的方法控制节拍,没有一定节拍感的人是难控制的,如果在时值间加上吟猱绰注技法,则无须控制会自然合拍。
三、校正音准作用。
古琴是一弦多音(三组音)的按弹乐器,音位不是按琴徽的整数测算的,有的在几徽几分上,按音位仅用目测不可能一下到位,这样会影响音准。
如果在按音时加上绰、注、吟、猱就可以在韵声中凭听觉按实按准需要的音。
当然这与练耳的基本功及熟悉音位有关。
对吟、猱、绰、注的种类与理解合理应用既是基本功,也是一种修养。
它仅是一个总称,吟又要分吟、急吟、缓吟、落指吟......,猱则要分猱、退猱、急猱、缓猱,而绰注也有缓急之分。
这种附属音的技法为什么要分的那么细致,主要是为琴曲感情而设制的。
由于它的复杂性、难度、应用范围的选择难,不愿作为基本功练习,仅以简单的吟来代替它,作为一种修养来说是不够的。
吟、猱、绰、注如何应用的恰到好处,这也是一种修养,有人认为“吟总比不吟的好”反过来说吟的多也不一定好。
一首琴曲的组成应该有平洁部分和华丽部分,也有引序结尾和重点突出部分,这是一种哲理,它既是一种对比,也是相互突出表现的地方,否则就不可能表达琴曲感情,引人入胜。
吟、猱、绰、注是表现琴曲感情的一种技法,如不合理应用,其结果必然产生“华而不实”、“艳而不丽”,不能耐人听闻。
如何提高自己的修养并合理运用它,一要理解琴曲内容;二要了解句、段在琴曲内容中不同的组成作用;三要练好基本功,熟练合理自然地应用技法;四要根据自己内在感情把琴曲(包括乐音、乐句、乐段)应表现的轻、重、徐、疾、快、慢、迟、速、巧、拙等跌宕要求,在熟练的技法上表现出来,做到心手一致,才能弹奏出悦耳动听、感人心弦的琴曲。
据上所述可知吟、猱、绰、注在古琴演奏中是非常重要的基本功,它起的作用也是显著的。
以上粗识仅供参考,欢迎斧正。
再谈古琴演奏中的节奏规律--------------------------------------------------------------------------------2006-03-17 施宏在《七弦琴音乐艺术》第一辑中,笔者曾有一篇论文以中国传统艺术审美(特别是诗歌的发展史)为参照,臆测了古琴音乐节奏与节拍的一些特点,限于篇幅及学识,没有充分展开论述关于其演奏的具体规律。
最近一段时间,由于教学的原因,我对于上述问题有了一些新的体会。
作为教学相长的收获,我很乐意再次触及这一话题,作一次较为深入的探讨,希望能得到专家、琴友们的指正。